El grabado- xilografía y calcografía -Historia

28
“En el transcurso de los siglos la técnica del grabado ha cumplido una función fundamental en la difusión de la cultura. Fascinó y “embrujó” a numerosos artistas, que, lamentablemente, no siempre han sido reconocidos en su justa medida”. EL GRABADO XILOGRAFÍA Y CALCOGRAFÍA Susana García Expósito - 1ºGP - HSD

Transcript of El grabado- xilografía y calcografía -Historia

“En el transcurso de los siglos la técnica

del grabado ha cumplido una función

fundamental en la difusión de la cultura.

Fascinó y “embrujó” a numerosos artistas,

que, lamentablemente, no siempre han

sido reconocidos en su justa medida”.

EL GRABADO

XILOGRAFÍA Y CALCOGRAFÍA

Susana García Expósito - 1ºGP - HSD

1

2

ÍNDICE Página

Introducción general al grabado 5

La técnica del grabado 5

Definición de grabado 6

Inscripciones más habituales en los grabados antiguos 6

Técnicas de realización 7

Un poco de historia 7

1. El grabado: xilografía y calcografía 9

El Grabado 9

La Xilografía 9

Técnica 9

Pietro Schoffen 10

Ars moriendi 11

Hugo de Carpi 11

Xilografía en colores 12

Xilografía japonesa en colores 12

Utamaro, Kitagawa 12

La Calcografía 13

Técnica 13

Proceso 13

La estampación 14

3

ÍNDICE

Página

Origen y primeras manifestaciones 15

Italia: Tommaso Finiguerra 15

Alemania 15

Martín Schongauer 15

Israhel van Meckenem 17

2.El grabado del siglo XVI 18

Breve introducción 18

Alberto Durero 19

Webgrafía 27

4

5

INTRODUCCIÓN GENERAL AL GRABADO

LA TÉCNICA DEL GRABADO

En el transcurso de los siglos la técnica del grabado ha cumplido una función fundamental en la

difusión de la cultura. Fascinó y “embrujó” a numerosos artistas, que lamentablemente no

siempre han sido reconocidos en su justa medida. En la época del Renacimiento, en torno a

1455, se inventa la imprenta para difundir textos, empleándose el grabado como recurso

artístico para ilustrar y reproducir aquellos conceptos o ideas imposibles de explicar a través

de la palabra escrita.

Pero la ilustración es algo más que el ornato del libro, ya que ofrece un comentario gráfico de

su contenido, muestra un reflejo de la sociedad en la que apareció el libro y, en algunos casos,

puede constituir el principal motivo de interés de una publicación.

El grabado es una técnica artística que, a pesar de su trascendencia como auténtico difusor de

conocimiento y reflejo de la mentalidad de las distintas épocas, no ha recibido todo el

reconocimiento que merece, entre los distintos tipos de ilustraciones.

6

DEFINICIÓN DE GRABADO

El término “grabar”, atendiendo a su etimología, nos remite la palabra griega graphein, que

viene a significar algo así como escribir y dibujar. En latín la expresión cavare alude a las

acciones de cavar, abrir o ahondar. De todo ello se infiere que hacer un grabado es conseguir

realizar una imagen incidiendo sobre una superficie. Se suele emplear también términos como

atacar, morder o incidir sobre una matriz.

Grabar es, por tanto, crear una imagen a través de incisiones mediante la utilización de

diversas herramientas, medios mecánicos o químicos, que posteriormente puede ser utilizada

para una reproducción múltiple de lo representado. Por medio de un traspaso de la matriz a

un papel, mediante tinta y una prensa, se obtiene la estampa. Se ha de comprender la enorme

dificultad que supone para el artista crear una imagen “en negativo” sobre soportes difíciles

de incidir o modificar, para finalmente y después de aplicar sobre ellos las determinadas tintas

y mediante sistemas de prensa obtener una imagen “positiva”.

INSCRIPCIONES MÁS HABITUALES EN LOS GRABADOS ANTIGUOS

En el último cuarto del siglo XV, los artistas grabadores comienzan a abandonar su anonimato

incluyendo sus iniciales en sus producciones. Con posterioridad introducen una mezcla de

iniciales y símbolos, que llegarían a constituir monogramas. Otros grabadores utilizaban

anagramas, hasta que poco a poco pasaron a firmar con el nombre completo, lo que se

denomina firmar in extenso. Pero algunos autores no firmaban sus obras, o su nombre

quedaba al revés al positivar la imagen.

7

TÉCNICAS DE REALIZACIÓN

El grabado en relieve se denomina xilografía, que se realiza con una base o matriz de madera.

Sobre ella se realizan grabados o incisiones, se aplica tinta y luego mediante una prensa queda

impreso en un papel. Así se consigue una imagen, es decir, una estampa. Aunque está en la

técnica general, existen otras variedades: la xilografía a fibra, la contrafibra, linograbado y

camafeo.

El grabado en hueco se denomina calcografía. En este caso, sobre una plancha metálica, en sus

orígenes de cobre, se incide formando un dibujo al que se le aplica tinta y con la prensa queda

fijada en un papel la imagen. Tiene muchas variedades: buril, punta seca, manera negra,

aguafuerte, aguatinta, barniz blando, gofrado, grabado a la sal, al azufre, carbonorum, al lápiz

grueso, aguadas a pincel.

La técnica en plano se denomina litografía, y se basa en aplicar productos grasos sobre un

soporte de piedra porosa a la que se aplica una solución acuosa y finalmente tinta. También es

relevante la técnica de tamiz, denominada serigrafía, ya que es el método más empleado para

la impresión de carteles.

UN POCO DE HISTORIA

Desde el Paleolítico se decoraban huesos grabándolos utilizando sílex. En el Neolítico la

cerámica se decoraba utilizando impresiones dactilares o aplicando valvas de moluscos. El

primer precedente moderno se encuentra en las civilizaciones del Oriente próximo, los

denominados “cilindros-sellos”, que se imprimían en soportes de barro. De manera simultánea

en Creta y en Egipto se desarrollan sellos de impacto, con un procedimiento similar a los sellos

mesopotámicos, pero con una única imagen.

En China se desarrolla una variante de estas técnicas de impresión influenciada por tres

elementos de la citada cultura: empleo de tinta, existencia de papel y necesidad de difusión de

textos budistas.

8

Hacia el siglo XI d.C. se utiliza una técnica de grabado en madera que utiliza los principios

esenciales del grabado occidental posterior. A partir del siglo XVI se dan a conocer las

estampas japonesas.

El desarrollo del grabado occidental está vinculado a la

invención de la imprenta, por parte de Gutemberg, quien

conocía las técnicas del grabado sobre madera (xilografía), y

el mundo del libro impreso. Posteriormente, tanto en los

Países Bajos como en Alemania se populariza la xilografía,

que convivió en perfecta armonía con la pintura.

Los primeros grabados sobre metal y en madera aparecen en el siglo XV. Durante el siglo XVII,

se mejora la técnica del grabado calcográfico en detrimento del xilográfico. El grabado sobre

cobre permitía un trazo curvilíneo, ligero y muy parecido al dibujo además de ser más fácil de

ejecutar, convirtiéndose en la técnica preferida por dibujantes y pintores de época.

9

1. EL GRABADO: XILOGRAFÍA (ORIGEN, USO EN HOJAS DEVOCIONALES, EN TEMÁTICA PROFANA (NAIPES,

CALENDARIOS); LA CALCOGRAFÍA (MARTÍN SCHONGAUER, ISRAHEL VAN MEKENEM) Y TOMASSO

FINIGUERRA.

EL GRABADO

El papel fue inventado en China en el S.II d.C. En Europa, a finales del gótico, los árabes

introducen el papel de trapo hecho a partir de lino, cáñamo o algodón. Del procedimiento para

elaborar este papel surge el nacimiento de la xilografía.

El papel y el pergamino coexisten y rivalizan, y es en este momento cuando aparece la

xilografía –posterior a esto Gutemberg inventa la prensa.

El Grabado sobre madera, cuando surge, se utiliza como un medio de comunicación, no como

un arte, siendo difundido por parte de la Iglesia y del Estado.

LA XILOGRAFÍA

Tipos de xilografía: al hilo, al contra hilo, a testa, coloreada y al claroscuro, también llamado

camafeo.

Primeras manifestaciones: hojas sueltas con imágenes devocionales, libros religiosos, naipes

(los juegos de azar estaban prohibidos, por lo que las cartas se realizan en imprentas

clandestinas) y blasones.

TÉCNICA

La imagen se obtiene presionando, primero a mano y, con posterioridad, a máquina, sobre una

superficie matriz que está entintada. La matriz es una plancha de madera dura que se talla en

el sentido de la fibra, al hilo (longitudinalmente) - la madera procede de peral, cerezo… que

son maderas más blandas- y a contra hilo (en horizontal), sobre una plancha bien seca y lijada

sobre la que se copia o se dibuja direct amente.

Los instrumentos que se utilizan son: gubias, para los

espacios anchos, y buril para los trazos finos.

10

El dibujo se realiza con un cuchillo de hoja corta muy afilado –punta viva-, se marca el dibujo

para, seguidamente ir rebajando las zonas que van a quedar en blanco. Tras esto se entinta

con un rodillo y se presiona con un papel especial, con cuidado de que no se mueva. También

se puede utilizar una prensa plana.

Cuando se trabaja en sentido perpendicular decimos que el grabado se realiza a contra hilo o

la testa; se utilizaba madera de boj, procedente de Turquía, que es más difícil de trabajar por

ser más dura que la empleada en la técnica «al hilo» y por ello se talla con buril (normalmente

es herramienta para metales). Al usar buriles las líneas son finas y aparecen en la estampa

resultante como un dibujo de líneas blancas. Esto resulta opuesto al dibujo de líneas negras de

la xilografía al hilo y con ello pueden conseguirse grabados pictóricos en la xilografía. Otra

ventaja es que no hay límite de tamaño: en la técnica «al hilo» el límite es el ancho del tronco,

en la técnica «a la testa», se pueden unir varias tablas.

Otro rasgo importante es que se convirtió en el medio más utilizado para la ilustración de

libros.

A finales del gótico, 1457, Pietro Schoffen comenzó a utilizar un sistema de grabado en color,

consistente en encajar en una plancha, tallada y entintada, una segunda plancha más

pequeña, como si fuera un puzzle. Todavía, en este momento, no se conseguían dibujos con

volumen.

Pietro realizaba grabados individuales, y comienza a trabajar grabados en libros y después en

periódicos. Su sistema permitía escribir textos e imágenes simultáneamente.

Con la expansión de este tipo de grabado se produce un cambio en el sistema de trabajo,

donde se pasa del grabador que realiza todo el proceso solo, al artista que realiza el dibujo y lo

manda al taller para que el oficial grabador lo realice, de tal modo que es este quien decide

cosas como, por ejemplo, el color, participando con ello en el proceso creativo.

Las primeras manifestaciones de la xilografía fueron biblias con poco texto (biblias para

pobres) y estampas devocionales.

También se produjeron iniciativas privadas como, por ejemplo, la creación de naipes (barajas

de cartas); España destacó especialmente en esta producción, pues tenía una fuerte industria

clandestina – se daba la paradoja de que era el país donde más prohibidas estaban los juegos

de cartas. Estos juegos eran practicados por pobres y ricos.

11

ARS MORIENDI

La xilografía acaba realizando libros de bloque, que se difundían por toda Europa. Los “Ars

moriendi” eran libros personalizados en los que se daban consejos para el “buen morir”; en

aquella época la peste era una enfermedad muy extendida que rebrotaba cada cierto tiempo,

por lo que resultaba interesante la idea de establecer recomendaciones para enfrentarse

adecuadamente al trance de la muerte.

Estos libros intentaban ayudar a las personas a enfrentarse al trance de la muerte, pero el

propósito real no era otro que mostrarle al interfecto lo que debía de hacer con sus bienes

antes de pasar a “mejor vida”; ni más ni menos que legar sus bienes terrenales a los curas.

Los “Ars moriendi” aparecen en Alemania, y tienen

grabados juntos, en un pliego, textos e imágenes.

Estos libros suelen tener entre 20 y 50 páginas y,

algunos se coloreaban a mano con capas de

acuarela, o se espolvoreaban con oropel –imitaba al

oro- (pequeñas partículas de oropel mezclado con

goma). Esto servía para aportar rugosidad y volumen

a los grabados.

Las hojas eran trabajadas solo por una cara, pues se

creaban hendiduras por el proceso de grabado, por

lo que se les pegaba una hoja en blanco por detrás

que luego era pegada a su vez a otra hoja trabajada

del mismo modo, para conseguir que las hojas del

libro tuviera continuidad y quedaran como una

página a dos caras, sin hojas intermedias en blanco;

por este motivo se les llama libros de “bloque”.

El trabajo xilográfico en los monasterios era realizado en equipo; los gremios distribuían esta

labor de diferente manera: el diseñador tenía una categoría especial, era el “dibujante”,

mientras que el gremio de los carpinteros aportaba al grabador que era quien se ocupaba de la

realizar el grabado.

A principios del S.XVI se perfecciona la xilografía, y se consiguen nuevos efectos: claroscuro o

efecto camafeo, que permitía obtener contornos y sombreado, en negros y sepias.

Hugo de Carpi patenta y mejora este efecto utilizando tres maderas en lugar de dos, como se

venía haciendo (1516). Esto también beneficia a los pintores del barroco, que aprovechan

estos conocimientos para realizar sus pinturas.

El sistema consiste en dibujar en una primera plancha los trazos negros y las sombras, y los

colores en las otras.

12

XILOGRAFÍA EN COLORES

Al principio las xilografías se coloreaban a mano por exigencias de la

clientela, el gusto por el color hizo que se investigase el modo de

insertar los colores en el proceso de impresión.

En 1457 Pietro Schoffen –como ya dijimos antes- utilizó un sencillo

sistema, introdujo en una plancha tallada y entintada con un color

otra plancha más pequeña entintada con otro color y luego grabó

todo conjunto.

Una de las características del sistema es que las tintas se mantenían planas haciendo imposible

conseguir efectos luminosos o de volumen.

A principios del siglo XVI se inventó otro sistema en el que se usaban varias matrices de

madera talladas por separado y grabadas una tras otra en la misma hoja. Las planchas deben

corresponder entre sí perfectamente. Este sistema permite obtener efectos semejantes a los

del dibujo a pluma (camaieü), así llamado por recordar los camafeos, fue usado durante breve

tiempo y sobre todo por artistas alemanes. La acuarela (claroscuro) se utilizó sobre todo en

Italia hasta el siglo XVIII, y el procedimiento lo describe Vasari en las Vitae.

XILOGRAFÍA JAPONESA EN COLORES

Sigue básicamente el sistema descrito, está basada en el uso de diversas tintas para conseguir

efectos similares a los de la acuarela.

Se inicia en Japón entre los finales del siglo XVI y los comienzos del XVII y se fue

perfeccionando poco a poco hasta emplear diez o más planchas. Los dibujos se realizaban con

el máximo cuidado en hojas de papel cebolla y estos se pegaban a las planchas de madera, una

vez marcados los dibujos en las planchas, se tallaban por grabadores habilísimos y tras ello, las

matrices se entintaban con colores al agua.

Finalmente, se iba imprimiendo cada matriz en la misma hoja.

Utamaro, Kitagawa (S.XVIII)

Este grabador llega a utilizar diez planchas. Utiliza papel de arroz y de

cebolla para sus grabados. Emplea colores al agua. No utilizaba el tórculo

sino el círculo llamado baren, que funciona por la presión de su peso. Sus

grabados consiguen un efecto similar a las acuarelas.

Ésta técnica es llevada a Europa por Thomas Bewick (1775),

concretamente a Alemania y Francia –países avanzados. No todos sus

grabados son religiosos.

13

LA CALCOGRAFÍA

La palabra calcografía proviene del término griego “xalkós” -que significa cobre o bronce- y del

término “grafos” -grabado-. Es por ello que, cuando hablamos de una calcografía o de un

grabado calcográfico por extensión, nos referimos a un grabado realizado sobre una plancha

de metal. El proceso calcográfico consiste en grabar la plancha de forma que nada más se

vacían aquellas partes que corresponden al dibujo.

TÉCNICA

El trabajo se realiza sobre una plancha metálica, con un buril para marcar el dibujo, y

conseguir una línea rehundida.

Lo que pasa a la calcografía final son las zonas rehundidas, a diferencia de la xilografía.

Se eliminan las rebabas (sobrantes).

Se entinta.

Se elimina el exceso de tinta y se estampa.

PROCESO

Cuando se “imprime”, la tinta se deposita en las partes hundidas de la superficie que son las

que quedan estampadas en la hoja de papel en el momento de ejercer la presión. Por ello se

dice que la calcografía es un sistema de grabado al vacío.

Las calcografías llevan la firma del artista que las elabora, a diferencia de las pinturas, en las

que no aparece el nombre de su autor hasta el gótico.

Las composiciones que se van a estampar representan escenas religiosas y también de la vida

cotidiana.

Las planchas pueden ser de diversos materiales, acero, cobre, zinc, etc. - el cobre, a pesar ser

el más caro, es el más adecuado, pues al ser más duro a la hora de incidir sobre la plancha

permite hacer las líneas más delgadas y, por tanto, dibujos más esmerados.

Por otra parte, a la hora de imprimir su dureza hace que resista mejor la presión de la prensa y,

por tanto, que sean posibles hacer tirajes más elevados.

Una vez la imagen está dibujada sobre el metal, se comienza a grabar, vaciando todo lo que se

vaya a estampar, es decir, el dibujo propiamente dicho.

14

Los buriles pueden tener perfiles de formas diferentes, cada uno de los cuáles permitirá

obtener un tipo de línea diferente. Cuanto más profundos sean los surcos más oscuros

aparecerán en la impresión.

Para obtener un grabado a buril de calidad es necesario un gran dominio de la técnica.

Normalmente el artista que hace el dibujo y el grabador no son la misma persona.

LA ESTAMPACIÓN

Antes de imprimir la plancha es preciso entintarla. El proceso consiste en rellenar de tinta

todas las incisiones de la superficie, generalmente se realiza con un rodillo. Después se ha de

extraer la tinta que ha quedado en la superficie de la plancha.

Para ejercer la presión necesaria para imprimir un grabado calcográfico se utiliza una prensa

llamada tórculo; la plancha se coloca en la superficie horizontal de la prensa y, sobre ésta se

coloca la hoja de papel donde se estampará la imagen.

Partiendo de la misma plancha calcográfica, y tan sólo repitiendo el proceso de entintado y de

impresión, se obtiene una cantidad muy elevada de estampas idénticas.

Las copias se numeran. La numeración sirve para conocer la amplitud del tiraje y el orden de

impresión. Por tanto, cuando en una estampa aparece escrito, por ejemplo, 1/75, quiere decir

que de una edición de 75 ejemplares, esta copia es la número 1.

15

ORIGEN Y PRIMERAS MANIFESTACIONES

ITALIA

TOMMASO FINIGUERRA

La xilografía apareció en 1400, y no será hasta mediados

del S.XV (1452) que, TOMMASO FINIGUERRA –platero italiano

(orfebre)- inventa la calcografía, aplicando papel sobre una

placas niquelada. Poco tiempo después, Gutemberg,

incorporó a la letra impresa el arte del grabado.

Este artista trabajaba para Cosme de Médici, y se le ocurrió

aplicar papel sobre una de sus placas niqueladas –el niel es

una mezcla de cobre, plomo y azufre; lo hizo para poder

mostrar a otros artistas y posibles compradores sus obras,

entintando las piezas y plasmándolas sobre un papel. De

este modo, y aunque hubiera vendido la obra, podía

enseñar sus trabajos a personas que pudieran estar

interesadas en los mismos.

Cuando se hizo conocido pasó de trabajar sobre las placas

niqueladas a hacerlo sobre otras de cobre.

ALEMANIA

Aquí destacaron MARTIN SCHONGAUER (1448-1491) e ISRAHEL VAN MEKENEM.

MARTIN SCHONGAUER (1448 - 1491)

Fue el grabador más importante de Alemania antes de

Alberto Durero. Su padre era orfebre y empezó con él;

como le gustaban por igual la pintura y el grabado trabajo

en ambas cosas. Perteneció a la fase flamenca del gótico o

prerrenacimiento. Su trabajo está notablemente influido

por tendencias flamencas y borgoñas. Creó delicadas

Vírgenes, como la Virgen del Rosedal, fechada en 1473, y

armoniosas escenas sagradas, La sagrada familia, y fue un

pionero del grabado, lo que lo habilitó para una

importante difusión de su trabajo en toda Europa.

16

Sus grabados se vendieron ampliamente, tanto en Alemania como en Italia, Francia e incluso

España. Realizó muchas biblias y estampas devocionales sencillas.

Firmaba con un anagrama:

Schongauer trabajó toda su vida en la ciudad alsaciana de Colmar. Su fama fue la más grande

de su época en Alemania, hasta el punto de que Alberto Durero quiso estudiar en su taller. Sin

embargo, el joven artista llegó en 1492 a Colmar, un año después de la muerte del maestro,

aunque sus hijos le mostraron a Durero las últimas obras de su padre.

El estilo de Schongauer es muy personal; su gran riqueza de tonos y texturas dota de una

calidad pictórica a sus grabados, que lo aleja de las técnicas de orfebrería. Su obra estaba llena

de encanto por lo que sus coetáneos le apodaron "Hübsch Martin", el encantador Martin, y

"Schön Martin", el bello Martin.

La principal obra de la vida de Schongauer fue la producción de un gran número de hermosos

grabados, que se vendieron ampliamente, no sólo en Alemania, sino también en Italia e incluso

en Inglaterra y España. Su estilo no muestra rastro de influencia italiana, sino un gótico muy

claro y organizado.

Sus temas son principalmente religiosos, pero incluyen escenas cómicas de la vida cotidiana tal

como Familia campesina acudiendo al mercado o los Dos aprendices peleando.

Se le atribuyen 116 grabados, y puesto que muchos se conocen por una única impresión,

probablemente hubo otros que se perdieron. Muchas de las ilustraciones de sus alumnos así

como las suyas propias están firmadas, M†S, así como muchas copias probablemente obra de

artistas que no tuvieron relación con él.

Entre los más hermosos grabados de Schongauer está la serie sobre la Pasión y la Muerte y

Coronación de la Virgen, y la serie de las Vírgenes Sabias y Necias. Todos destacan por su

tratamiento semejante a una miniatura, su toque brillante, y su fuerza cromática. Algunos,

como la Muerte de la Virgen y la Adoración de los Magos son composiciones ricas y plenas, con

muchas figuras, tratadas con largueza de estilo a pesar de su diminuta escala.

Estableció el sistema de representar el volumen mediante un rayado (líneas en dos

direcciones) que fue posteriormente desarrollado por Durero, y fue el primer grabador que

curvó las líneas paralelas, probablemente rotando la lámina con un buril fijo (consiguiendo, por

ejemplo, que el tronco de un árbol tuviera un aspecto más ajustado a la realidad). También

desarrolló una técnica de buril que producía líneas más profundas en la lámina, que significó

que más impresiones podían hacerse antes de que el grabado se gastase.

17

ISRAHEL VAN MECKENEM (1445-1503)

También fue conocido como Israhel van Meckenem el Joven, fue un alemán grabador y

orfebre. Fue el más prolífico grabador del siglo XV.

Su fecha de nacimiento es sólo una estimación. Su padre llegó a Bocholt, Alemania, cerca de la

frontera con los Países Bajos, en 1457, por lo que su lugar de nacimiento es desconocido.

Meckenem, probablemente aprendió el oficio de orfebre y

grabador con su padre para, posteriormente completar su

formación trabajando con Maestro ES.

Sus trabajos destacaban por estar elaborados con gran lujo

de detalles, siendo esta la principal característica de sus

calcografías. Tenía mucho interés por los animales, lo cual

se refleja en sus obras. Firmaba con su nombre “Israhel

V.M.”.

Su primera impresión está fechada en 1465, e indica el

lugar, Cleves , donde se había trasladado la familia. Regresó

a Bocholt alrededor de 1480, donde permaneció por el

resto de su vida.

Continuó trabajando en la orfebrería. Uno de sus grabados

es un doble retrato de sí mismo y su esposa, Ida, con quien

se casó a finales de los años 1480.

“La muerte de la virgen”

18

2. EL GRABADO DEL SIGLO XVI: LUCAS CRANACH EL VIEJO, ALBERTO DURERO, ANTON VAN DICK (elegir

uno).

BREVE INTRODUCCIÓN

Hoy podemos afirmar que el grabado fue uno de los motores del Renacimiento: la posibilidad

de reproducir la obra con gran calidad permite por primera vez en la historia a los artistas del

momento el poder conocer la obra de los clásicos, sin moverse de su ciudad.

Las técnicas que en origen tenían carácter imitativo poco a poco fueron evolucionando y

tomando valor.

El grabado a partir de planchas de metal se introdujo pocas décadas después que la xilografía,

con grandes resultados.

El más antiguo data de 1446, en Alemania y de allí pasó a Italia y los Países bajos. Quizás el

artista grabador más emblemático sea Alberto Durero (siglo XVI), que influyó por sus viajes en

Italia.

19

ALBERTO DURERO (1471 – 1528)

Alberto Durero es uno de los artistas más

destacados del Renacimiento y representa la

renovación fuera del territorio cultural de Italia.

Su vida corre en paralelo a la de dos personajes

como Leonardo da Vinci y el Bosco.

Mientras Leonardo representa el modelo al que

Durero aspiró durante toda su carrera, con

similares logros e intereses artísticos, El Bosco

representa el modo contrario, influido tan sólo

por el arte de los Países Bajos, también en busca

de la renovación pero sin caminar por las vías de

la Antigüedad o el humanismo. Podremos

encontrar a Durero bajo diferentes nombres:

Albretch Dürer es su nombre en alemán.

Dürer es la derivación de la palabra alemana Tür, que significa "puerta", siendo éste es el

significado del apellido de su padre, Albretch Atjós, de origen húngaro. También podremos

localizar a Durero como Albertus Durerus Noricus. Ésta es la fórmula que el artista utilizó tras

su viaje a Venecia a partir del cual decidió adoptar los modos cultos de los renacentistas

italianos, que sabían latín y griego en su intento de recuperar la cultura grecorromana de la

Antigüedad. Noricus alude a su ciudad de origen, Nüremberg.

Alberto Durero es el nombre que se le dio en la Corte española, donde se castellanizó su difícil

apellido germánico. Por último, el modo más directo que tendremos de encontrar la marca de

Durero será en sus propios cuadros y grabados, donde frecuentemente inscribe su

monograma: una elegante A mayúscula que encierra la D de su apellido. Con las dos iniciales

construye un símbolo estético y característico, que fue reproducido por aquéllos que copiaron

sus obras, con ánimo emulador o falsificador.

Durero firmó todas sus obras, excepto a las que el artista no concedía valor como obras de

arte. Dada la alta estima que tenía de sí mismo, este hecho sirve para dar cuenta de qué era

arte y qué no lo era en su época. Durero no firmó ni anotó, por ejemplo, las acuarelas sobre

paisajes que realizó en su primer viaje a Italia. El paisaje no era válido por sí mismo en el siglo

20

XV, y Durero realizó las acuarelas tan sólo como recuerdo para luego usarlas en los fondos de

sus cuadros. Eran herramientas de trabajo, no trabajos concluidos.

Lo mismo ocurre con algunos dibujos y apuntes, sobre todo

de temprana edad. Según evolucionó su carrera, el éxito y la

fama de Durero cundieron por Europa. En Italia los dibujos

de taller y las pruebas tenían el mismo valor que los cuadros

finalizados. Durero aprendió esto y en su madurez firmó e

inscribió un lema en el primer dibujo que se conserva de su

mano: un prodigioso autorretrato realizado con 13 años, a

punta seca, una técnica de grabado. La obra de Durero se

divide en dos bloques: pintura y obra gráfica (donde se

incluyen grabados de cualquier técnica, xilografías y dibujos).

De su mano quedan 90 pinturas, 130 grabados, varios cientos de xilografías y dibujos, y tres

libros de teoría del arte. Ambas facetas son igual de importantes en su producción. Ser un

artista gráfico en la época era ser un experto en las técnicas más avanzadas del momento, con

las que se revolucionó el mundo de la cultura europea.

Durero nació en 1471. Apenas cincuenta años antes se había descubierto la xilografía. Era un

arte en pañales que prometía infinitas posibilidades en la difusión de teorías e imágenes

artísticas, así como podía adivinarse que pronto establecería un lenguaje propio; Durero fue el

pionero, sobre todo alentado por sus circunstancias familiares. Como ya hemos mencionado,

el padre de Durero, Albrecht el Viejo, era húngaro. Su profesión era la de orfebre, por lo que se

trasladó a Nüremberg, uno de los centros culturales más importantes de Alemania.

Nüremberg era un núcleo de distribución de metales preciosos, gracias a las minas que poseía

en su territorio. Los metales preciosos fueron controlados por la familia Fugger, banqueros de

los reyes de España (donde se les conoce como los Fúcares). Albretch Atjós llegó en el año

1455 y abrió su taller de orfebrería inmediatamente; en 1467, contando cuarenta años, se casó

con la alemana Barbara Holpere, que contaba con quince años. La pareja tuvo dieciocho hijos a

lo largo de veinticuatro años. De todos ellos, en el año 1524 tan sólo habían sobrevivido tres,

todos ellos pintores. La ciudad de Nüremberg tenía rango imperial y estaba gobernada por

cuarenta y dos familias nobles, entre los que se contaban los Pirckheimer, Landauer, Haller,

Benhaim... todos ellos futuros patrocinadores de Durero. La familia Pirckheimer alquilaba

casas cerca de su mansión. En una de estas casas estaba asentada la familia Dürer; Alberto

conoció e intimó con el primogénito de los Pirckheimer, Willibald, que se convirtió en su amigo

21

y mecenas durante el resto de su vida. La familia de Durero se incluía en la clase social de los

"ëhrbar", honorables, por debajo de las cuarenta y dos familias pero por encima del resto de

clases sociales de Nüremberg.

El 21 de abril de 1471 nacía el tercer hijo de los Durero, Alberto, hecho reseñado someramente

por su padre en su diario. El padrino del pequeño fue Antón Koberger. Esto resulta relevante,

puesto que Koberger es el impresor más importante de Nüremberg. Durero pudo aprender la

técnica de la imprenta y el grabado desde su más tierna infancia, puesto que a los doce años

entró en el taller de orfebrería de su padre. Allí pudo aprender el método para grabar metales,

que dio lugar a la calcografía, arte en el que destacó sobre las demás la obra de Martin

Schongauer.

El dominio de los buriles por Durero podemos apreciarlo en su tempranísimo autorretrato, de

1484, un año después de entrar en el taller. La temprana capacidad de Durero para el dibujo

posibilitó que la actitud de su padre se ablandara: como buen artesano y profesional, el Viejo

Albretch deseaba que su hijo aprendiera su oficio y heredara el taller, pero la evidencia se

impuso y en 1486 Alberto entró en el taller del pintor más importante de Nüremberg, Michael

Wolgemut. Este artista trabajaba en el estilo de Rogier van der Weyden y Dirck Bouts, es decir,

de los flamencos. Pudiera ser que la obra con la que se examinó el jovencito Alberto fuera la

pareja de retratos de sus padres, de la que sólo se conserva el del padre. Está realizado al óleo

sobre tabla y era lo mejor que se había pintado en Nüremberg.

Lo más importante para la carrera de Durero durante su estancia en el taller de Wolgemut fue

que allí aprendió la técnica de la xilografía. Wolgemut colaboró con Koberger, impresor, para

realizar libros que combinaban textos e imágenes, separando los trabajos y especializándose

cada uno en su área. Un rasgo que distinguirá a Durero es la integración de texto e imagen,

algo que veremos más adelante en sus obras de madurez.

Alberto estuvo en el taller de Wolgemut hasta el año 1489, cuando decidió que había llegado

el momento de su viaje de fin de estudios. Era una costumbre obligada entre todos los artistas

que podían permitírselo; de este modo el aprendiz conseguía experiencia para defenderse, al

tiempo que en el viaje podía contemplar obras de grandes artistas de otras ciudades y hacer

relaciones importantes para su carrera. El viaje se denominaba "Wander Jahre", que significa

"años itinerantes". El 11 de abril de 1490, en plena primavera, Durero parte de Nüremberg y

realiza su gira hacia los Países Bajos y la región del Rhin.

22

A lo largo de dos años visita Nordlingen, Ulm, Colmar, Basilea y Estrasburgo. Conoce a

diferentes maestros como Heslin, Conrad Witz y Baldung Grien. Sin embargo, no consigue

contactar con Martin Schongauer, que había muerto poco tiempo antes de que Durero llegara

a Colmar. Pero sus hijos recibieron al aprendiz y le mostraron la obra de su padre.

Durante 1493 Durero llevaba ya meses establecido en Estrasburgo; allí recibe noticias de sus

padres, que le anuncian su compromiso con una joven adinerada de Nüremberg. La novia se

llama Agnes Frey. Durero se autorretrata por primera vez al óleo. Su efigie es muy hermosa,

como un arrogante joven en la plenitud de su vida, sosteniendo entre los dedos una flor de

cardo que es al tiempo símbolo de Cristo y de la fidelidad masculina. Sin embargo el

matrimonio no fue afortunado. Las desavenencias fueron tempranas, no tuvieron

descendencia y tan sólo dos meses después de la boda Durero se marchó nuevamente de

viaje. Su destino era esta vez Venecia.

Durero conocía las novedades del Renacimiento italiano tan sólo por referencias y grabados de

los grandes artistas. Tras haber completado su aprendizaje teórico con el viaje por Alemania,

en esta oportunidad quiso conocer la renovación veneciana. Partió el 18 de mayo de 1494 y

pasó por el Tirol, el Alto Adigio, Mantua y Padua, donde estudiaba política, leyes y humanismo

su amigo Willibald Pirckheimer.

Al llegar a Venecia Durero conoció la obra de Bellini, Mantegna y los grabados de Pollaiuolo.

La técnica, pero sobre todo las figuras humanas, proporcionadas y desnudas, le impresionaron

mucho. Copió algunas y se inspiró en estatuas clásicas para hacer sus propios experimentos de

perspectiva y proporción, dos temas que nunca dejaron de interesarle y sobre los que

terminará escribiendo un libro al final de su vida. Su viaje duró dos años. Al regreso,

atravesando los hermosos paisajes alpinos, Durero no pudo evitar tomar las citadas acuarelas

de castillos, parajes y amplias panorámicas. En Venecia había dibujado todo tipo de objetos

que le habían llamado la atención: el león de San Marcos, un cangrejo, los extravagantes

atuendos de las damas venecianas... Todos estos apuntes constituyen su mejor diario de viaje

y más tarde los emplearía en sus obras.

También aprendió de los venecianos la técnica del óleo sobre lienzo; este material es más

rápido y fácil de trabajar y resulta mucho más económico que la tabla comúnmente empleada

en Alemania. En 1494 ya estaba de regreso en Nüremberg y su formación podía darse por

terminada, de modo que Alberto abre su propio taller, uno de cuyos alumnos sería Baldung

Grien.

23

En este período su actividad experimentó una fertilidad desconocida, tanto en pintura como

especialmente en grabado. Durero trasladó a su obra las novedades aprendidas en Italia, lo

que le puso inmediatamente de moda entre sus conciudadanos y fuera de la ciudad.

Su primer mecenas importante lo conoció en esta época: el poderoso elector de Sajonia,

Federico el Prudente, protector de Lutero, viajó a Nüremberg y le encargó su propio retrato y

un altar, las primeras obras de Durero en lienzo. Los encargos le llegaban, sobre todo retratos:

entre ellos se cuentan los del matrimonio Tucher, el de Oswolt Krel y el bellísimo Autorretrato

como gentilhombre que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Sin embargo, su obra

más revolucionaria la encontramos en su faceta como grabador y consiste en la serie de

xilografías del Apocalipsis. Realizadas en 1498, resultan el contrapunto de otra gran obra de

este mismo año, la Última Cena que Leonardo da Vinci había pintado para Santa Maria delle

Grazie. El año de realización es crucial: 1500 era la fecha que los milenaristas daban al

cumplimiento del Juicio Final. Se pensaba que llegaría en el año 1000, pero al no cumplirse se

trasladó al 1500. Varios hechos catastróficos alentaban el terror popular: en 1492

(descubrimiento del Nuevo Mundo) había caído un meteorito en Ensisheim. En el año 1495 se

desbordó el Tíber con gran violencia y nacieron dos siameses en la ciudad de Worms. Al año

siguiente, en 1496 nació un cerdo con dos cuerpos. A todo esto se suman continuos brotes de

peste que diezmaban la población, provocaban éxodos masivos y alentaban la promiscuidad

con la muerte.

Durero, profundamente religioso, apreciaba todas estas catástrofes, íntimamente relacionadas

con las convulsiones religiosas, la proliferación de herejías y la predicación de Lutero, que poco

después provocaría el cisma protestante. Las xilografías del Apocalipsis introducen varias

novedades: por primera vez Durero introduce su famoso monograma AD. El artista conjugó

una página de texto con otra de imagen, creando de este modo una narración doble, literaria y

plástica, que se acompañaban y realzaban mutuamente.

El libro del Apocalipsis marcó el cenit de la carrera de Durero. Su obra comenzó a ser imitada

por todos los rincones. En el año 1500, obsesionado por la teoría de la perspectiva y las

proporciones humanas, se puso en contacto con el pintor veneciano Jacopo Barbari para que

le adiestrara en estos temas. El fruto de su trabajo es el impresionante Autorretrato frontal, en

el que se identifica a sí mismo con Cristo.

En 1502 el padre de Durero muere y Alberto se lleva a su madre a vivir con él, hasta su muerte

en 1514. Hasta 1505 realizó brillantes obras que aumentaban su fama, como la Adoración de

24

los Magos, plenamente de concepción italianizante, aunque los tipos humanos son fácilmente

identificables en la esfera de la estética alemana.

El año 1505 se reprodujo un virulento rebrote de peste, por lo que Durero marcha por segunda

vez a Venecia. Ya no era el joven pintor que deseaba completar su formación y fue recibido

como un gran artista, con grandes celos y rivalidades por parte de los artistas locales (Alberto

anuncia en sus cartas el temor a ser envenenado), pero con entusiasmo entre los nobles.

Su primer acto en Venecia fue entablar juicio con Marcantonio Raimondi, que copiaba sus

grabados. El tribunal le condenó a reproducir el monograma de Durero y a no copiar a nadie

más, lo que aseguraba la difusión de la fama de Durero de una manera perfecta. Tras este

problema legal, Durero recibió un encargo de la iglesia de San Bartolomé, muy importante

porque representaría su "graduación" pública ante toda Venecia. El cuadro estaba dedicado a

la Virgen del Rosario y tan sólo podemos remitirnos al resultado para confirmar la maestría de

Durero a estas alturas de su carrera. El cuadro impresionó favorablemente al Dux de Venecia.

Una inscripción atestigua el trabajo que el pintor le dedicó, puesto que tardó cinco meses en

terminarlo.

Tras este éxito, la familia de banqueros Fugger le hospedan y tratan con honores de caballero.

Durero se siente halagado y, consciente de la diferente concepción que del artista se tiene en

Italia y en Alemania, escribe a su amigo Willibald: "¡Ay, cuánto echaré de menos el sol! Aquí

soy un caballero, en casa un parásito". El mismo año en que escribe estas palabras, 1506,

marcha a Bolonia y a Florencia. Allí ve obras de su contemporáneo, Leonardo, de quien toma

algunos rasgos. También observa las primeras obras del joven Rafael, que iniciaba su carrera.

De allí pasó a Roma, donde estuvo muy poco tiempo; regresó a Venecia y, a modo de

contestación de su Virgen del Rosario, pintó Jesús entre los doctores. En una inscripción Durero

alardea de haber pintado el cuadro en cinco días (se "olvida" mencionar el largo estudio

preparatorio anterior a la ejecución material del cuadro). En este cuadro Durero muestra su

dominio del color, de la gestualidad, e introduce tipos caricaturescos que había observado en

la obra de Leonardo.

Su consagración en Venecia está completada, puede regresar a Nüremberg. Las obras se

suceden en sus manos. Pinta su Adán y Eva, un tratado práctico de las teorías de la proporción

humana llevadas al extremo de la obra de arte. Alcanza el honor de ser miembro del Gran

Consejo de la ciudad.

25

Sus grabados se hacen mejores y más

abundantes: la Gran Pasión, la Vida de María

y la famosísima tríada donde lleva al extremo

de sus posibilidades el lenguaje del grabado:

El Caballero, la Muerte y el Diablo, San

Jerónimo en su estudio y Melancolía.

Melancolía

Tras este hito, en 1514 el emperador

Maximiliano I se interesa por él y le encarga

los tacos para el Arco de Triunfo y su Libro de

Oraciones, entre otras obras. Como delegado

del Consejo en la Dieta de Augsburgo, Durero

tuvo oportunidad de conocer a los

personajes más importantes del imperio y retratarlos, entre ellos al emperador. En

recompensa por el cuadro, Maximiliano le adjudica una pensión vitalicia de 100 florines

anuales, pensión que sin embargo se vio interrumpida en 1519, debido a la muerte del

emperador. Durero no vaciló en ponerse en camino, siguiendo a la Corte itinerante del nuevo

emperador, Carlos V, para conseguir la renovación. Este último viaje fue triunfal para el pintor.

Le acompañaba por primera vez su mujer: partieron en 1520 y no habrían de regresar a

Nüremberg hasta el año siguiente.

Visitaron Bamberg, Fráncfort, Colonia y Amberes. En todas las ciudades Durero fue recibido

con honores y los gremios de pintores le invitaron a banquetes. Tuvo la oportunidad de

conocer a Quentin Metsys, Jos van Cleve, Joachim Patinir (quien le invita a su boda). En

Malinas conoce a Margarita de Austria, tía de Carlos V, quien le muestra su importante

colección de pintura. En Bruselas es invitado por Van Orley. Le muestran los objetos recién

llegados de América: arte plumario, objetos de oro, plata, esmeraldas... todo ello impresiona

vivamente al pintor.

Durero se encuentra con Erasmo de Rotterdam y le retrata; el humanista también conocía al

artista, de quien decía: "En verdad, consigue representar lo que no puede representarse: rayos

de luz, truenos, relámpagos... todas las sensaciones y emociones: en resumen, el espíritu

humano completo, tal como se refleja en los movimientos del cuerpo, y casi hasta la voz". Por

fin, marcha a Aquisgrán para asistir a la coronación como emperador de Carlos V, el 23 de

octubre de 1520. Sigue a la Corte hasta Colonia, donde al fin se le recibe y renueva la pensión.

26

Nuevamente en Amberes, le avisan que una ballena está varada en la costa y

apresuradamente Durero se pone en marcha hasta Zierikzee para poder verla, aunque cuando

quiso llegar el mamífero se había liberado. De resultas del viaje contrajo la malaria, por lo que

desde Amberes regresaron a Nüremberg: no llegó a reponerse completamente. La década de

1520 marca el apogeo de las tensiones religiosas en Alemania. Durero se hizo eco de las

mismas.

Al principio de las predicaciones de Lutero, Durero se mostró entusiasta de la renovación

espiritual. Erasmo era otro de sus puntos de referencia. Sin embargo, las revueltas campesinas

que amenazaban el orden social se recrudecieron hacia 1525, con el refuerzo ideológico de las

enseñanzas luteranas (que terminó por desligarse de las revueltas para condenarlas). El fruto

de las preocupaciones religiosas y sociales de Durero fueron principalmente las dos tablas con

los Cuatro Apóstoles y una impresionante acuarela con un sueño que había tenido el pintor, en

el que se auguraba el fin del mundo.

Paralelamente, Durero había redecorado el Ayuntamiento de Nüremberg por el cambio de

emperador, había publicado sus tres únicos libros, uno sobre geometría, otro sobre

proporciones y otro sobre fortificaciones (igual que Leonardo da Vinci). El 6 de abril de 1528

Durero murió y fue enterrado en el cementerio de San Juan. Su amigo Willibald Pirckheimer

fue el encargado de escribir su epitafio, que reza: "En memoria de Alberto Durero. Todo lo que

en él había de mortal está enterrado bajo este túmulo".

El Caballero, la Muerte y el Diablo (1513) San Jerónimo en su estudio (1514)

27

WEBGRAFÍA

http://www.egiptologia.com/historia-de-la-egiptologia/3136-la-tecnica-del-grabado-en-el-redescubrimiento-del-antiguo-egipto.html?showall=1

http://arte.idoneos.com/index.php/Renacimiento/El_Renacimiento_en_los_pa%C3%ADses_del_norte#Mart%C3%ADn_Schongauer_(1453-1491)

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Schongauer

http://www.sigojoven.com/grupos/los_grandes_maestros_del_pincel_biografias_y_obras/articulo/durero_alberto_1471_1528

http://leecolima.no-ip.org/2010/dic_art.dll.php?&id_patron=63134

http://www.enciclopediaespana.com/Israhel_van_Meckenem.html

http://oliba.uoc.edu/aureum/es/s03/index2_buri.html

http://www.entradagratis.com/Acuicultura/1105/Grabado-pag.1.htm

http://www.epdlp.com/pintor.php?id=2762

http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=4867

http://www.artehistoria.jcyl.es/obrmaestras/personajes/1662.htm

http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/1662.htm

http://www.taringa.net/posts/arte/6094442/Lucas-Cranach---Pintor-renacentista.html

http://www.taringa.net/posts/arte/4262272/Grabados-de-Lucas-Cranach-El-Viejo-siglo-XVI.html

http://www.picassomio.es/discover/obra_grafica/historia_grabado/historia_grabado.html

http://personal.telefonica.terra.es/web/tallergrabado/aguafuerte.htm

http://blogdebibliofilia.blogspot.com/2010/12/sobre-la-primera-traduccion-del-furioso.html

http://arssecreta.com/?p=174

http://arssecreta.com/?p=232

http://www.danielmitsui.com/hieronymus/index.blog/1929040/ars-moriendi-the-art-of-dying/

http://www.elefantesdepapel.com/ars-moriendi

http://carcossa.wordpress.com/2009/11/03/ars-moriendi/

http://historiarte.info/37/xilografia/

http://barriografico.blogspot.com/2008/06/kitagawa-utamaro-xilografas.html