40 artistas(valido)

83
40 ARTÍSTAS Pintores, escultores, fotógrafos y otros.

Transcript of 40 artistas(valido)

Page 1: 40 artistas(valido)

40 ARTÍSTAS Pintores, escultores, fotógrafos y otros.

Page 2: 40 artistas(valido)

PINTORES

Page 3: 40 artistas(valido)

Jan Van Eyck

Jan van Eyck nació posiblemente en

Masseik, cerca de Mastrique en 1390. Fue

pintor de la escuela flamenca y trabajó

principalmente en la ciudad de Brujas. Está

considerado uno de los mejores pintores del

Norte de Europa del siglo XV y el más

importante de los pintores flamencos. Sobre

su formación como artista poco se sabe,

excepto que en ella debió desarrollar el

gusto por los detalles diminutos y por el uso

de una técnica refinada. Murió hacia 1441 en

Brujas.

Page 4: 40 artistas(valido)

El matrimonio Arnolfini (1432). Es una

alegoría al matrimonio y la fertilidad

representados mediante una pareja flamenca

de alta posición económica. Muchísimos

detalles de esta obra reflejan dicha temática.

Retrato de un orfebre (1429-1430). Van Eyck

retrató a un hombre por encargo, añadiendo

detalles representativos de su profesión como el

anillo que sostiene en la mano o su gorro.

Pretendía transmitir la seriedad del retratado.

Virgen del canciller Rolin (1435). Este

cuadro de temática religiosa representa tanto

la adoración a la Virgen como la personalidad

altiva y arrogante del canciller Rolin, político

importante de la época.

Page 5: 40 artistas(valido)

El Bosco

Hieronymus Bosch, conocido también como El Bosco, nació

hacia 1450 en Hertogenbosch, situado en el sur de los países

bajos. Procede de una familia de pintores y aunque no se

sabe nada de su formación artística podemos suponer que se

inició en un taller familiar dedicado a la pintura al fresco y a la

elaboración de objetos sacrados, trabajando especialmente

para la catedral de la ciudad. Ascendió hasta la alta

burguesía urbana, lo que le permitió elegir el tema de sus

obras. En 1486 ingresó en la Vrouwe broederschap “cofradía

religiosa de Nuestra Señora”, corporación de gran prestigio e

influencia en la que pudo cultivarse artística y culturalmente.

Hacia el 1500 viajó posiblemente a Venecia, donde existen

varias obras hechas por él. Durante su estancia en Venecia

el estilo artístico de El Bosco cambia hacia algo más

renacentista con figuras monumentales encuadradas en

espléndidos paisajes. El pintor muere en 1516 en los países

bajos.

Page 6: 40 artistas(valido)

El carro de heno (1500-1516

aproximadamente). Simboliza la lujuria, el

pecado, la vanidad, la herejía… La escena

intenta mostrar cómo todos los hombres de

cualquier clase social pretenden alcanzar el

placer y el pecado que se encuentra en el carro.

Está basado en un texto bíblico de Isaac.

El jardín de las delicias (1480-1490). La obra más

importante de El Bosco, cargada de misterio, se supone

que pretende reflejar el Génesis (el día de la creación), el

Paraíso y el Infierno. Es como la historia de los hombres

desde su inicio hasta su final, pero pasando por una

situación llena de pecados que se sitúa en la parte

central de la obra y que desemboca en el infierno,

acompañados por el demonio.

La nave de los locos (1503-1504). Muestra la

locura de la humanidad y su perdición en los

placeres y pecados que ofrece la vida, así como

su camino hasta la muerte. Es una crítica a los

vicios y la ausencia de moral.

Page 7: 40 artistas(valido)

Fra Angélico

Guido di Pietro da Mugello, pintor

cuatrocentista italiano que supo combinar

la vida de fraile dominico con la de pintor

consumado. Fue llamado Angélico por su

temática religiosa, la serenidad de sus

obras y porque era un hombre de

extraordinaria devoción. Fue beatificado

por Juan Pablo II en 1982 pasando a ser

el "Beato Fra Angélico". Nació en

Florencia en 1390 y se cree que comenzó

su carrera artística como iluminador de

misales y libros religiosos. Murió en Roma

hacia 1455.

Page 8: 40 artistas(valido)

La natividad (1445). Transmite un mensaje

cristianizante y de adoración a los símbolos

sagrados de esta religión.

La anunciación (1430-1435). Pretende reflejar el

pasaje bíblico de la anunciación, y también la

bondad y la dulzura de la Virgen por la forma en la

que aparece representada.

San Benito de Nursia (1437-1446). Pretende

reflejar la grandeza y bondad de San Benito de

Nursia, fundador de la orden de los benedictinos.

Page 9: 40 artistas(valido)

Piero Della Francesca

Piero Della Francesca. Fue el pintor más

importante de mediados del quattroccento por ser

el primero en implementar la perspectiva en sus

obras. Nació en La Toscana hacia 1420. Recibió

una fuerte influencia tanto de Masaccio como de

Domenico Veneziano. Casi todas sus obras son

de carácter religioso. El indiscutible punto

culminante de su carrera fue la serie de grandes

frescos La leyenda de la Vera Cruz para la Iglesia

de San Francesco en Arezzo, en los que presenta

escenas de sorprendente belleza. Los últimos

trabajos de Piero della Francesca muestran una

probable influencia del arte flamenco, que supo

asimilar sin traicionar con ello su personal estilo

monumental. Murió en 1492 en Sansepolcro,

Italia.

Page 10: 40 artistas(valido)

La flagelación (1452-1470). Aquí el autor trata de

expresar un concepto religioso que es la fuerza de

voluntad de Cristo ante su flagelación. Para ello coloca

esa escena en segundo plano, como restándole

importancia.

La resurrección (1483). Refleja la resurrección de

Cristo e intenta transmitir la importancia de ese nuevo

milagro y la fe de los que esperaban a que él volviera

de entre los muertos.

Virgen con el Niño y santos (1472). Lo

importante de esta obra es la relevancia de la

Virgen, que está rodeada de gente que la observa

con serenidad, y la transmisión del sentimiento

religioso.

Page 11: 40 artistas(valido)

Botticelli

Sandro di Mariano Filippepi, nacido en 1455 en Florencia.

Pertenece a la última generación del Quattrocento.

Empezó siendo orfebre a los 17 años y lo dejó por la

pintura. Trabajó en el taller de Filipo Lippi y posteriormente

en el de Verrochio. Mientras los demás artistas de su

época eran muy matemáticos, Botticelli era más poético y

no tan científico. Sus personajes eran idealizados y

buscaba la belleza ideal, perfecta, espiritual e

inalcanzable. En 1481, el Papa Sixto IV llamó a toda una

serie de artistas prominentes florentinos, entre ellos a

Botticelli, para que pintasen frescos en las paredes de la

Capilla Sixtina. En sus últimos años Se dice que cayó en

la pobreza, y que habría muerto de hambre si no hubiera

sido por la diligente ayuda de sus antiguos patrones. Lo

cierto es que sigue produciendo obras, si bien en un tono

más dramático y con una consciente regresión estilística

hacia modelos antiguos, como puede verse en la serie

sobre la Vida de san Cenobio y la Natividad mística,

consideradas sus últimas obras. Murió en 1510 en

Florencia.

Page 12: 40 artistas(valido)

La primavera (1477-1482). Hay un gran debate

sobre lo que el autor pretendía representar en este

cuadro, pero lo cierto es que transmite un aire de

fábula mitológica, una especie de celebración con

tintes renacentistas.

El nacimiento de Venus (1482-1482). Con este

retrato de Venus, Botticelli pretendía plasmar los

cánones de belleza ideal renacentistas, pintando a

una mujer no solo guapa sino también de una gran

inteligencia y con reminiscencias platónicas.

Venus y Marte (1483). Representa la fuerza amor

neoplatónico, ya que Venus contempla a Marte

mientras este duerme desnudo, lo cual significa que

el amor vence a la guerra.

Page 13: 40 artistas(valido)

Leonardo da vinci

Leonardo da Vinci, realmente llamado Leonardo di

ser Piero da Vinci, nació en 1452 en Florencia.

Comenzó su formación en el taller de Verrochio.

Realizó diversos trabajos allí, en Milán al servicio de

Ludovico el Moro, en Roma atraído por el

mecenazgo del Papa y finalmente acabó en Amboise

(Francia) al servicio de Francisco I. Se le considera

el primer gran maestro del Cinquecento. Fue un

humanista universal, uno de los grandes genios de la

humanidad que abarcó todos los campos del saber.

Con inquietud y curiosidad inagotables, fue pintor,

escultor, músico, arquitecto, ingeniero, botánico,

médico…

Pensaba que el arte no debía imitar a la naturaleza,

sino recrearla, y para ello había que conocer sus

leyes y teorías. Su arte era matemático y científico.

Murió en 1519 en Francia.

Page 14: 40 artistas(valido)

La Gioconda (1503-1506). Es un cuadro que, ante todo,

transmite misterio. Se desconoce con seguridad quién

era la modelo, su sonrisa es enigmática, el paisaje del

fondo no se corresponde una parte con la otra, incluso el

nombre está sometido a debate. Da Vinci creó uno de los

misterios artísticos más importantes de la historia de la

pintura.

La última cena (1495-1497). Aquí, Da Vinci intenta

representar las reacciones humanas de los apóstoles

cuando Jesucristo les comunica que uno de ellos le

traicionará. La obra está centrada en estas

expresiones, que dotan al cuadro de un gran realismo.

Virgen de las rocas (1483-1486). Es una pintura

religiosa que trata de plasmar la grandeza de

espíritu y la bondad de la Virgen, quien acoge a un

grupo de niños y ángeles con aspecto maternal.

Page 15: 40 artistas(valido)

Rafael Sanzio

Rafael Sanzio nació en 1483 en Urbino,

estudió pintura con su padre hasta la muerte

de este. Tras esto se instruyó en el taller de

Perugino, donde aprendió un arte refinado,

dulce, delicado y con gracia poética. Viajó a

Florencia donde se vio fuertemente

influenciado por la obra de Leonardo da Vinci

y Miguel Ángel. Aquí el Papa Julio II, le

encargo la decoración de algunas

habitaciones del Vaticano. Fue considerado

uno de los grandes pintores de Cinquecento

aunque también destacó como arquitecto.

Murió en 1520 en Florencia.

Page 16: 40 artistas(valido)

La escuela de Atenas (1510-1511). Muestra a los filósofos,

matemáticos y pensadores de la época clásica, muchos de

ellos representados con los rostros de artistas famosos del

Renacimiento (Miguel Ángel es Heráclito, Da Vinci es

Platón…). Es una alusión a la importancia de las

humanidades y está realizada en honor a dichos

pensadores.

Los desposorios de la Virgen (1504). En este cuadro se

introduce el concepto de los pretendientes rechazados,

ya que muestra el matrimonio de la Virgen con José

mientras un grupo de hombres decepcionados está

alrededor. Tiene una cierta simbología amorosa y terrenal

que choca con la temática religiosa de la obra.

Madonna del gran duque (1505). Como en todos sus

cuadros de Madonnas, Rafael quiere reflejar la

dulzura, la belleza y la bondad de la Virgen.

Page 17: 40 artistas(valido)

Tiziano

Tiziano Nació en el año 1476/77 en Pieve di Cadore.

Perteneciente a una familia de alto estatus social viajó

a Venecia acompañado de su hermano a la edad de

10 años para ingresar en el taller de Sebastiano

Zuccato. Debido a su incipiente talento, en el

transcurso de tres o cuatro años, entró en el estudio

del venerable pintor Giovanni Bellini, que en ese

momento era el artista más reconocido de la ciudad.

Allí se encontró con un grupo de jóvenes que

conformarían la primera generación de pintores de la

Escuela veneciana. Tiziano es uno de los más

versátiles pintores italianos, igualmente capacitado

para ejecutar retratos, paisajes, escenas mitológicas

o cuadros de temática religiosa. El conjunto de su

obra se caracteriza por el uso del color, vívido y

luminoso. Trabajó para las cortes de Carlos V y para

Felipe II. Falleció en 1576 en Venecia, víctima de la

peste.

Page 18: 40 artistas(valido)

Amor sacro y amor profano (1515). Simboliza el

contraste entre el amor divino y espiritual (concepto

neoplatonista) con el amor vulgar y terrenal de los

hombres, aunque es un misterio si la intención era

moralizante o una alusión a que se disfrutase de los

placeres mundanos.

El castigo de Marsias (1570-1576). Trata el tema

mitológico del castigo de Marsias, y pretende

transmitir el dramatismo y la tensión de la escena,

así como el sufrimiento del sátiro.

El rapto de Europa (1559-1562). Otro tema

mitológico, en el que se plasma la angustia de

Europa ante su secuestro y el movimiento de los

esbirros de Zeus, que se la llevaban.

Page 19: 40 artistas(valido)

Caravaggio

Michelangelo Merisi da Caravaggio nació en Milán en 1571. es

uno de los exponentes más destacados de la escuela naturalista

que surgió en Italia y se le supone uno de los primeros artistas del

estilo barroco. Por su excéntrica personalidad Caravaggio fue

considerado enigmático, fascinante, rebelde y peligroso. fue

expulsado de Roma en 1606 por matar a un hombre durante una

pelea. Caravaggio después marchó a Malta, ingresando en la

Orden de Malta, ya que tenía una formación religiosa notable, en

la cual solo estuvo tres meses, ya que de nuevo fue expulsado

por asesinato, esta vez de un compañero de la orden. Caravaggio

luego se desplazó hacia Nápoles y Sicilia en donde siguió

cosechando enemigos hasta su muerte en 1610. En pintura

Caravaggio hizo gran uso del claroscuro y sus pinturas trataban

generalmente el tema religioso. No dudó nunca en fijarse como

modelos para sus trabajos en prostitutas o mendigos.

Page 20: 40 artistas(valido)

Judith y Holofernes (1599). Es una obra que muestra

la crueldad y la impasibilidad de Judith mientras

asesina al general Holofernes. Caravaggio le dio un

gran realismo porque pretendía transmitir, ante todo,

crudeza.

La crucifixión de San Pedro (1600-1601).

Caravaggio pintó a San Pedro de una forma

antiheroica y casi humillante para ensalzar las

virtudes del santo.

La incredulidad de Santo Tomás (1602). Cuadro

que representa el momento en el que Cristo le pide

a Santo Tomás que meta los dedos en sus llagas

para que compruebe que es cierto que ha vuelto.

Intenta plasmar la fuerte sorpresa del santo y

quienes lo rodean.

Page 21: 40 artistas(valido)

Velázquez

Diego de Silva Velázquez nació en Sevilla en 1599.

Fue uno de los grandes maestros del barroco. A

los 11 años entró en el taller de Francisco

Pacheco. Es el pintor más grande que ha habido

en España. Mientras estuvo en Sevilla tuvo una

serie de características distintas a las de su época

madrileña. La etapa Sevillana se caracteriza por el

tenebrismo, gran realismo, no es naturalista pero sí

retrata a la gente de pueblo. Una característica de

Velázquez que mantiene hasta el final de su obra

es que lo que aparentemente es una temática

cotidiana y normal, encierra otra mucho más

trascendental. Pintura reposada y serena cierto

clasicismo y gran elegancia, nada de

recargamiento. Pincelada cada vez más suelta y

desenvuelta, pintaba a base de manchas de color.

Murió en Madrid en 1660.

Page 22: 40 artistas(valido)

Las meninas (1656). Trata de reflejar una escena

cotidiana en el palacio y la corte de Felipe IV, pero

está cargada de simbolismo barroco. Velázquez

defiende la pintura como un arte noble y no como un

oficio incluyéndose a sí mismo en el retrato real. Hay

mucha discusión sobre sus diferentes

interpretaciones.

La fragua de Vulcano (1630). Es un símbolo de la

humanización de los dioses, ya que recoge un tema

mitológico pero los presenta como si fueran personas

normales, con actividades mundanas. Esto se debe a

la decadencia barroca de los valores sociales y

religiosos, que pueden verse reflejados en este cuadro.

Vieja friendo huevos (1618 aproximadamente). Trata

de plasmar la decadente sociedad barroca y sus

penurias, retratando a una mujer pobre y vieja que

cocina de forma humilde.

Page 23: 40 artistas(valido)

Goya

Francisco de Goya y Lucientes nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, un

pueblecito de la provincia de Zaragoza. Se formó en el taller de José Luzán y

posteriormente viajó a Roma, donde estudió el barroco italiano. En 1785 se

convierte en pintor del rey Carlos III y en 1799 en pintor de cámara del rey Carlos

IV. Inicia grandes retratos, La marquesa de Solana o La Duquesa de Alba, que

culminarán en La familia de Carlos IV. Todas estas obras, aunque siempre de

compromiso por las exigencias de su clientela, revelan los cambios estilísticos de

Goya. Hacia 1790 Goya sufre una enfermedad que le deja sordo. La sordera lo

lleva al aislamiento y a la introspección, deja de contemplar la sociedad como un

conjunto de costumbres amables y empieza a considerar el lado negativo donde

destacan claramente cuatro temas principales: la corrupción de las costumbres, en

las que tienen un gran papel la prostitución y el celestinaje; la superstición y la

brujería; el anticlericalismo. Goya vivió entre dos épocas históricas, el Antiguo

Régimen, con las monarquías absolutas y los estamentos privilegiados y el

Régimen Liberal, nacido de los principios revolucionarios franceses, con la

exaltación de las clases medias y la soberanía popular, y es enormemente realista

en cuanto a los hechos y se sitúa al lado del pueblo que es quien padece los

acontecimientos. La vuelta de Fernando VII y la instalación del absolutismo en el

país hacen que Goya se exilie a Burdeos. Sus últimos años los pasó allí, donde

falleció en 1828.

Page 24: 40 artistas(valido)

Los fusilamientos del 3 de mayo (1814). Intenta

transmitir la violencia y la crueldad de la invasión

francesa en España, el sentimiento patriótico del autor

y la defensa de la libertad de los que se alzaron contra

los napoleónicos. Es una de las obras maestras de la

pintura española en cuanto a expresividad y

dramatismo.

Saturno devorando a un hijo (1819). Pretende

mostrar la atrocidad, la mutilación del cuerpo humano,

la violencia y la locura. Este cuadro es de los últimos

de Goya, enmarcado en la etapa en la que fue

perdiendo la cabeza y sus temas eran cada vez más

macabros.

Viejos comiendo sopa (1819). Transmite ironía

y un ambiente lúgubre y deprimente en el que un

viejo come sopa mientras parece hablar o reírse

con un cadáver.

Page 25: 40 artistas(valido)

El Greco

Doménikos Theotokópoulos, originario de Candía (actual Heraclion),

capital de la isla de Creta, Grecia, donde nació en 1541. Respecto a

los primeros años de su vida no se conocen demasiados datos, sólo

que procedía de una próspera familia burguesa, y que recibió una

amplia formación humanística. Fue uno de los artistas que mejor

supo entender y desarrollar el Manierismo. En 1566 se trasladó a

Venecia donde asimiló la pintura renacentista. En 1570 Doménikos

se fue a Roma, donde vivió siete años. Allí pudo admirar las obras

de Miguel ángel, Rafael y Correggio. Asimismo en esa ciudad abrió

su propio taller y enseguida logró una sólida reputación como

retratista, lo que le permitió frecuentar los ambientes más relevantes

de la sociedad e intelectualidad italiana y española. Fue en 1576

cuando Doménikos decidió marcharse a España, con la esperanza

de ser contratado para la decoración del Monasterio de El Escorial.

en Toledo, la ciudad donde sí pudo triunfar, contó con la protección

de varios personajes cultos e influyentes que le encargaban sus

obras más espectaculares, estableciendo con la mayoría de ellos

una amistad. El Greco estableció su hogar en la Ciudad Imperial,

donde formó su taller, dedicándose a la elaboración de cuadros,

diseño de retablos y escultura.

Page 26: 40 artistas(valido)

El entierro del conde de Orgaz (1586-1587). El

Greco intentó reflejar las dos dimensiones de la vida

de los hombres. En la parte interior se simboliza lo

terrenal, la muerte; mientras que en la superior vemos

el cielo y la vida eterna. Es un cuadro de fuerte

carácter religioso.

El expolio (1577-1579). Ensalza la serenidad de

Cristo cuando lo llevan para ser crucificado, y hay un

gran contraste entre la gente, que está en posiciones

caóticas y “en movimiento”, y la imagen de Cristo, que

espera tranquilo mirando hacia arriba.

Martirio de San Mauricio (1580-1582). Aunque el

martirio esté en segundo plano, se dibuja el

sufrimiento de San Mauricio y cómo el cielo se abre

para recibirlo. Conlleva un mensaje espiritual.

Page 27: 40 artistas(valido)

Rubens

Pedro Pablo Rubens nació en Sieges, Alemania, en 1577.

Cuando su padre murió siendo él un niño se fue a vivir a

Amberes con su madre y hermanos. Su primer aprendizaje

artístico fue con Tobias Verhaecht, un pintor flamenco de

paisajes. Después, se formó en el taller de Adam van Noort y

en el de Otto van Veen, todos pintores flamencos. A los 21

años, concluye su formación superando el examen de maestro

ante la Guilda de San Lucas de Amberes y viaja a Italia para

ampliar su formación artística estudiando las obras del

Renacimiento. Regresa a Amberes siendo considerado el pintor

más importante de Flandes y requerido como pintor de corte del

archiduque austriaco Alberto y de su esposa, la infanta

española Isabel. La fama de Rubens se extendió a todas las

cortes europeas y recibió tantos encargos que tuvo que crear

en su casa un gran taller, en el que él sólo realizaba el boceto

inicial y los toques finales, mientras que sus aprendices se

encargaban de las fases intermedias. Finalmente, falleció el 30

de Mayo de 1640 en su casa de Amberes.

Page 28: 40 artistas(valido)

El jardín del amor (1630). Rubens hace un homenaje

a su esposa, con quien se casó poco antes de pintar el

cuadro, ya que este es una alegoría al matrimonio, al

amor y a lo bucólico. Refleja además el ideal de

belleza femenina, representado en la figura de su

mujer (quien aparece en el cuadro).

El juicio de Paris (1638-1639). Temática mitológica

que trata el asunto del soborno. En el cuadro, Paris le

ofrece una manzana a una tríada de diosas como

forma de escapar a su juicio.

Las tres gracias (1636-1639). Es una alegoría a la

sensualidad de la mujer, su belleza carnal y los

cánones de esa época (que son muy distintos a los

actuales). Se cree también que el pintor intentó

representar la armonía, ya que las tres Gracias

aparecen agarradas por los brazos.

Page 29: 40 artistas(valido)

Rembrandt

Rembrandt nació en Leiden, Holanda, 1606. Hijo de un molinero y

de una panadera Su primer maestro es Jacob Van Svanenburgh,

con quien estudia tres años antes de marcharse a Amsterdam

donde es discípulo de Peter Lastman y permanece hasta su

muerte. Se casa con Saskia Van Uylen Borch, con la cual tiene

cuatro hijos, de los cuales el único sobreviviente es Tito. Parece

ser que la única etapa de felicidad que tiene es la de su vida

matrimonial. Su estilo parte del tenebrismo, aunque la

combinación de luces y sombras lo asemejan un poco a

Caravaggio con la diferencia de los misteriosos rayos dorados que

sólo éste sabe intercalar como hilos de oro. Trabaja todos los

géneros, desde los bíblicos hasta paisajes y bodegones. Trabaja

también como retratista y son inmejorables los autorretratos que

realiza desde su juventud hasta su vejez. Para acentuar la

caracterización, Rembrandt utiliza un profundo colorido y una luz

brillante. Después de la muerte de su esposa convive con el ama

de llaves, quien cuida de su hijo Tito y hace las veces de modelo.

Muere en Amsterdam en 1669.

Page 30: 40 artistas(valido)

El hijo pródigo (1669). Simboliza el perdón, lo cual

puede tener relación con que esta obra fue realizada

al final de la vida de Rembrandt.

Ronda de noche (1642). Rembrandt intenta captar

el momento en el que una milicia de vigilancia sale a

hacer una ronda, una tradición holandesa muy de

moda en ese tiempo.

Lección de anatomía (1632). El cuadro representa

el afán por el conocimiento, ejemplificando la

curiosidad del cuerpo humano y la anatomía.

Page 31: 40 artistas(valido)

José de Ribera

José de Ribera, Pintor barroco español, nació en Valencia en 1591 y casi

no se conocen datos sobre su primera formación artística, aunque

aparece en documentado en Italia, concretamente en Parma en 1611.

Ribera es el artista del Siglo de oro que participa de una manera más

acentuada de los avances estilísticos del naturalismo tenebrista o

claroscuro del pintor italiano Caravaggio. La mayor parte de sus temas

pictóricos presentan una iconografía religiosa; el artista plasma de una

forma muy explícita e intensamente emocional escenas de martirios. Sin

embargo, realizó también obras de carácter profano, como figuras de

filósofos, temáticas mitológicas y algunos retratos. dentro de su evolución

estilística debemos destacar un segundo momento en el que Ribera, a

partir de la década de 1630, abandona en parte ese tenebrismo

caravaggesco tan férreo y se abre a un concepto pictórico más luminista.

Al final de la década de 1640, Ribera va a experimentar un nuevo cambio

estilístico que le vuelve a acercar en cierta medida a las composiciones

tenebristas de su primer

momento pictórico sin abandonar los avances de su segunda etapa; las

causas fueron sus desgraciadas circunstancias personales. Muere en

Nápoles en 1652.

Page 32: 40 artistas(valido)

La mujer barbuda (1631). Pretende causar impacto en

el espectador al mostrar algo antinatural, algo que en

esa época se veía como una aberración de la

naturaleza. De Ribera pretendía con esta obra retratar

el gusto barroco por lo deforme, lo raro, lo que era

opuesto al equilibrio y al buen gusto estético.

Martirio de San Felipe (1639). Un cuadro de

temática religiosa con el que Ribera pretendía

expresar el sufrimiento y la angustia del santo ante el

martirio al que iba a ser sometido.

San Andrés apóstol (1630). Otro cuadro religioso

con el que Ribera quería transmitir la serenidad del

santo, que aparece en una escena lúgubre y

tenebrosa. El hecho de que aparezca abrazado a la

cruz donde lo martirizaron refleja su valentía.

Page 33: 40 artistas(valido)

Miró

Joan Miró, pintor español cuyas obras recogen motivos

extraídos de la memoria y el subconsciente con gran fantasía e

imaginación, y que se hallan entre las más originales del siglo

XX. Miró nació en 1893 en Barcelona y allí estudió en la

Escuela de Bellas Artes y en la Academia Galí. En 1920 se

trasladó a París, encontrándose con Pablo Picasso, donde,

bajo la influencia de los poetas y escritores surrealistas, fue

madurando su estilo. Miró arranca de la memoria, de la

fantasía y de lo irracional para crear obras que son

transposiciones visuales de la poesía surrealista. tras el inicio

de la II Guerra Mundial volvió a España en 1940, donde llevó

una vida retirada durante toda la dictadura franquista. También

realizó acuarelas, pasteles, collages, pintura sobre cobre,

escultura, escenografías teatrales y cartones para tapices. Sin

embargo, las creaciones que han tenido una mayor

trascendencia, junto con su obra pictórica, son sus esculturas

cerámicas. En la actualidad su producción puede contemplarse

en la Fundación Joan Miró en Barcelona, inaugurada en 1975.

Murió en 1983 en Mayorca.

Page 34: 40 artistas(valido)

Bodegón del zapato viejo (1937). Con este cuadro

surrealista, Miró pretendía contar los horrores de la

Guerra Civil y la pobreza de la población, que tenía

muchas carencias.

Interior holandés (1928). Está influenciado por un

viaje que Miró realizó a Holanda, y por ello en este

cuadro intenta dar su particular visión sobre la vida

en Holanda y los detalles que más le marcaron en

su estancia.

Retrato de bailarina española (1928). Simboliza el

papel de la mujer en la sociedad y la idea que Miró

tiene de ella, simplificando la figura humana pero

colocándole un llamativo corazón rojo a modo de

tronco que alaba su naturaleza bondadosa.

Page 35: 40 artistas(valido)

Monet

Monet nace el 14 de noviembre de 1840 en el 45 de la rue Lafitte, en

el seno de una familia de comerciantes. Monet recibió sus primeras

lecciones artísticas en la escuela, de la mano de François-Charles

Ochard, alumno del pintor neoclásico Jacques-Louis David. En la

década de 1860 se le asoció con el pintor pre-impresionista Édouard

Manet y con otros pintores franceses que más tarde formarían la

escuela impresionista Camille Pissarro, Pierre Auguste Renoir y

Alfred Sisley. En 1861 le toca hacer el servicio militar en Argelia, en la

legión africana. En el otoño de 1862 Monet regresaba a París,

acudiendo al taller de Auguste Toulmouche. Monet pintaba,

trabajando al aire libre, paisajes y escenas de la sociedad burguesa

contemporánea, y así comenzó a tener cierto éxito en las

exposiciones oficiales. Sin embargo, a medida que su estilo

evolucionaba. En 1874 Monet y sus colegas decidieron apelar

directamente al público mediante la organización de sus propias

exposiciones. Paulatinamente va abandonando su pintura de figuras

para dedicarse al paisaje puro y a los estudios de luz y atmósfera,

interesándose por captar la luz a diferentes horas del día en un punto

determinado. Murió en Giverny, Francia, en 1926.

Page 36: 40 artistas(valido)

Mujeres en el jardín (1867). Pretende plasmar la

naturalidad de las mujeres y una sensación bucólica y

de tranquilidad.

Nenúfares (1920-1926). La interpretación de este

cuadro no está clara. Monet pintó cerca de ocho

cuadros de nenúfares de forma casi obsesiva al final

de su vida, pero se desconoce qué pretendía

simbolizar con la obra.

Sol naciente (1872-1873). Se pretende sugerir el

paisaje, la escena en la que los barcos navegan por el

río mientras sale el sol, pero de forma discreta y

dejando mucho a la imaginación, como era típico en el

Impresionismo.

Page 37: 40 artistas(valido)

Picasso

Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga en 1881. Artista español. Hijo del también artista José

Ruiz Blasco, en 1895 se trasladó con su familia a Barcelona, donde el joven pintor se

rodeó de un grupo de artistas y literatos. Entre 1901 y 1904 Pablo Picasso alternó su

residencia entre Madrid, Barcelona y París, mientras su pintura entró en la etapa

denominada período azul, fuertemente influida por el simbolismo. Hacia finales de 1906

Pablo Picasso empezó a trabajar en una composición de gran formato que iba a cambiar

el curso del arte del siglo XX: Les demoiselles d'Avignon. En esta obra cumbre confluyeron

numerosas influencias, entre las que cabe citar como principales el arte africano e ibérico y

elementos tomados del Greco y Cézanne. Bajo la constante influencia de este último, y en

compañía de otro joven pintor, Georges Braque, Pablo Picasso se adentró en una revisión

de buena parte de la herencia plástica vigente desde el Renacimiento, especialmente en el

ámbito de la representación pictórica del volumen: fue el inicio del cubismo. Entre 1915 y

mediados de la década de 1920 Picasso fue abandonando los rigores del cubismo para

adentrarse en una nueva etapa figurativista, en el marco de un reencuentro entre

clasicismo y el creciente influjo de lo que el artista denominó sus «orígenes

mediterráneos». El estallido de la guerra civil española lo empujó a una mayor

concienciación política, fruto de la cual es una de sus obras más conocidas, el mural de

gran tamaño Gernika. En la década de 1950 realizó numerosas series sobre grandes

obras clásicas de la pintura, que reinterpretó a modo de homenaje. En 1961 Pablo Picasso

contrajo segundas nupcias con Jacqueline Roque; sería su última relación sentimental de

importancia. Convertido ya en una leyenda en vida y en el epítome de la vanguardia, el

artista y Jacqueline se retiraron al castillo de Vouvenargues, donde el creador continuó

trabajando incansablemente hasta el día de su muerte en 1973 en Mougins, Francia.

Page 38: 40 artistas(valido)

Autorretrato (1906). Picasso intentó dar su visión

sobre cómo se veía a sí mismo y plasmarlo en un

cuadro.

El Guernica (1937). Es un símbolo del sufrimiento

que padecen los que viven una guerra, en este caso,

la Guerra Civil española. Picasso sostenía que el arte

no era para estar colgado en una pared, sino para

servir como arma y defensa ante el enemigo, y por

ello realizó este cuadro, para dar “publicidad” al

padecimiento español.

Los tres músicos (1921). Representa el caótico

mundo del arte, que aparece en los símbolos del

desorden, la partitura musical, los instrumentos que

tocan los distintos personajes del cuadro, etc.

Page 39: 40 artistas(valido)

Dalí

Eugenio Salvador Dalí i Doménech nace en Figueras en

1904. Pintor y escultor, se integra en el grupo de poetas y

artistas conocido posteriormente por la generación del 27.

Se convirtió en la figura más brillante del surrealismo

pictórico. En 1939 se traslada a los EEUU cuyo paisaje se

convirtió en el motivo principal de su obra. A su regreso a

España en 1948 siguió, según él, la tradición espiritual de

Zurbarán, Murillo, Valdés Leal y los grandes místicos de la

literatura castellana. Su interés por los efectos visuales lo

lleva al uso de la holografía y a la realización de pinturas

estereoscópicas. Creó la escenografía y los figurines de

muchos ballets, y en teatro colabora con Visconti y con

Luis Escobar. Ilustra libros y diseña joyas, esculturas y

objetos diversos. Tras la muerte de su esposa Gala en

1982, constituye la fundación Gala-Salvador Dalí que

administra su legado. Muere el 23 de enero de 1989 en

Figueras.

Page 40: 40 artistas(valido)

El gran masturbador (1929). La obra de Dalí está

llena de un complicado simbolismo. En este caso, el

cuadro representa el temor de Dalí a caer por

completo en la locura, su obsesión por el sexo y el

miedo a la represión de su forma de vida.

La persistencia de la memoria (1931). Habla del

paso del tiempo, de la fugacidad de la vida y de

cómo los recuerdos persisten por mucho tiempo

que pase.

Muchacha asomada a la ventana (1925).

Pretende introducirnos al paisaje que se ve por la

ventana gracias a la intervención de la chica que

mira a través de ella. Quiere transmitir sencillez.

Page 41: 40 artistas(valido)

Sorolla

Joaquín Sorolla, pintor español nacido en Valencia en 1863.

Formado en su ciudad natal con el escultor Capuz, estudió

posteriormente las obras del Museo del Prado y, gracias a una

beca, pudo residir y estudiar en Roma de 1884 a 1889. Un

viaje a París en 1894 lo puso en contacto con la pintura

impresionista, lo que supuso una verdadera revolución en su

estilo. Abandonó los temas anteriores y comenzó a pintar al

aire libre, dejándose invadir por la luz y el color del

Mediterráneo. Sin embargo, fue un artista muy activo, que

realizó también numerosos retratos de personalidades

españolas y algunas obras de denuncia social. Su estilo

agradable y fácil hizo que recibiera innumerables encargos,

que le permitieron gozar de una desahogada posición social.

Su fama rebasó las fronteras españolas para extenderse por

toda Europa y Estados Unidos, donde expuso en varias

ocasiones. En el estilo más característico de Sorolla, el de

técnica y concepción impresionista, destaca la representación

de la figura humana sobre un fondo de playa o de paisaje,

donde los reflejos, las sombras, las transparencias, la

intensidad de la luz y el color transfiguran la imagen y dan

valor a temas en sí mismo intrascendentes. Murió en

Cercedilla, España, en 1923.

Page 42: 40 artistas(valido)

Ayamonte. Pesca del atún (1929). Quiere dejar

constancia de una escena cotidiana en la vida del

pueblo de Ayamonte, que es el mercado de

pescado cuando los marineros vuelven de

trabajar. A Sorolla le gustaba plasmar situaciones

cotidianas.

Marina (1880). Su intención era transmitir la

fuerza del mar y su importancia para los pueblos

pesqueros. Refleja un día cualquiera en el

puerto, con los barcos esperando para salir al

mar o recién llegados.

Page 43: 40 artistas(valido)
Page 44: 40 artistas(valido)

Mirón fue el principal escultor griego de su tiempo, exponente del llamado estilo severo y precursor de los grandes maestros del clasicismo pleno. Nació en Beocia, pero desarrolló su actividad, entre el 470 y el 440 a.C. aproximadamente, en Atenas. Las fuentes literarias le atribuyen numerosos obras, en particular estatuas de atletas y héroes. Sin embargo, sólo se le han podido asignar con certeza tres, conocidas por copias romanas: el Discóbolo, el grupo de Atenea y Marsias y el Anadumenos. Las dos primeras, sobre todo, son emblemáticas del estilo de Mirón, centrado en la plasmación del movimiento a través de las tensiones del cuerpo. El Discóbolo, que está captado en el instante anterior a la realización de un movimiento violento, constituye un ejemplo magistral de equilibrio dinámico, de desnudo juvenil ágil y vivo.

Page 45: 40 artistas(valido)

Discóbolo (alrededor del 455 a.C.). Mirón trató de representar la fuerza del atleta, el momento en el que se dispone a lanzar el disco y por lo tanto su cuerpo está en máxima tensión. Es una referencia también a la importancia del potencial físico.

Minotauro (fecha desconocida). Perteneciente a un grupo escultórico, representa a una figura clásica de la mitología griega a la vez que refleja la potencia física y la fuerza, características a las que se le daba importancia en su época.

Atenea y Marsias (alrededor del 450-460 a.C.). Representa a la diosa Atenea lanzando una flauta al suelo y convirtiendo a un sátiro que la observa en un virtuoso de la música. Mirón se centraba más en la forma escultórica que en el significado, ya que su objetivo era el de transmitir movimiento en sus obras.

Page 46: 40 artistas(valido)

Fidias fue el más famoso de los escultores de la Antigua Grecia, nacido posiblemente hacia el 490 a.c, pintor y arquitecto, perteneciente al primer clasicismo griego. Fidias diseñó las estatuas de la diosa Atenea en la Acrópolis de Atenas (Atenea Partenos dentro del Partenón y Atenea Promacos) y la colosal estatua sentada de Zeus en Olimpia. Las obras atenienses fueron aparentemente encargo de Pericles en 447 a. C. Es posible que Pericles usase el dinero de la Liga de Delos para pagarle, si bien esto no es seguro. Se conocen pocos detalles de la vida de Fidias. Se sabe que nació en Atenas poco después de la batalla de Maratón. Se tienen diversos relatos sobre su formación. Hegias de Atenas, Agéladas de Argos, y el pintor de Tasos Polignoto, han sido todos ellos considerados maestros suyos. Algunas de sus obras sobreviven presuntamente a través de copias romanas, y de fragmento originales atribuídos a ellas, o son en base conjeturales. De la misma manera, su muerte es centro de controversia y no se saben las causas que la pudieron haber provocado. A pesar de la casi total ausencia de datos concretos sobre su vida, Fidias es considerado uno de los fundadores y uno de los mejores exponentes del Alto clasicismo en la escultura, y reconocido unánimemente como uno de los escultores más importantes de Occidente. Murió cerca del 431 a.c

Page 47: 40 artistas(valido)

Atenea Partenos (440 a.C. aproximadamente). Estatua de la diosa Atenea que simboliza su belleza y su poder en el Partenón.

Atenea Lemnia (fecha desconocida). Busto de la diosa Atenea, que aquí no es representada de una forma tan poderosa como la de Atenea Partenos, sino que intenta expresar su lado humano y su belleza.

Relieve de los dioses (440 a.C. aproximadamente). Muestra a los dioses como seres solemnes y tranquilos, este relieve es un símbolo de su poder en la tierra.

Page 48: 40 artistas(valido)

Praxíteles, escultor griego. Se cree que era hijo de Cefisodoto el Viejo. Su figura domina con autoridad la escultura del siglo IV a. C. en Atenas y se sitúa casi al mismo nivel de fama y prestigio que la de Fidias en el siglo anterior. Se alejó de la tradición anterior al preferir como material el mármol, más que el bronce, pero se mantuvo en la línea de sus antecesores por su elección como modelo para sus obras de la belleza juvenil idealizada. Desde este punto de partida, evolucionó hacia una mayor humanización de las estatuas, hacia una plasmación algo más intensa de los sentimientos. Sus obras se conocen a través de copias romanas. La que gozó de mayor renombre en la Antigüedad fue la Afrodita de Cnido, estatua de tamaño natural de la diosa en la que por primera vez se la representa desnuda.

Page 49: 40 artistas(valido)

Afrodita de Cnido (o Afrodita saliendo del baño, 360 a.C.). Es el primer desnudo total de una mujer que se conserva, y con él el autor pretendió transmitir la sensualidad y la fertilidad femenina de la diosa Afrodita.

Apolo Sauróctono (siglo IV a. C., fecha sin determinar). Representa al dios Apolo en condición de pastor, relajado y en actitud infantil. Esto simboliza la creencia religiosa de los griegos de que los dioses podían caminar por el mundo terrenal en múltiples representaciones.

Hermes y Dionisios (entre 350 y 330 a.C.). Es una alegoría a la paz y la convivencia, ya que Hermes (patrón de la región griega de Elis) aparece protegiendo a Dionisio (patrón de Arcadia), y en esa época ambos estaban enfrentados. Transmite además el canon de belleza griego.

Page 50: 40 artistas(valido)

Miguel Ángel Bounarrotti, escultor, pintor y arquitecto Florentino nacido en 1475. Habitualmente se reconoce a Miguel Ángel como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI y cuya figura está en la base de la concepción del artista como un ser excepcional. Durante los cerca de setenta años que duró su carrera, Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas. La vida de Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y Roma, ciudades en las que dejó sus obras maestras. Aprendió pintura en el taller de Ghirlandaio y escultura en el jardín de los Médicis, que habían reunido una excepcional colección de estatuas antiguas. Dio sus primeros pasos haciendo copias de frescos de Giotto o de Masaccio que le sirvieron para definir su estilo. Recibió diversos encargos, entre ellos el David, el joven desnudo de cuatro metros de altura que representa la belleza perfecta y sintetiza los valores del humanismo renacentista. el papa Julio II lo llamó a Roma para que esculpiera su tumba; Miguel Ángel trabajó en esta obra hasta 1545 y sólo terminó tres estatuas, el Moisés y dos Esclavos. Julio II le pidió también que decorase el techo de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel se resistió a aceptar, puesto que se consideraba ante todo un escultor, pero que se convirtió finalmente en su creación más sublime. En 1534, Miguel Ángel se estableció definitivamente en Roma, donde realizó el fresco del Juicio Final en la capilla Sixtina y supervisó las obras de la basílica de San Pedro, en la que modificó sustancialmente los planos y diseñó la cúpula, que es obra suya. Falleció en Roma en 1564.

Page 51: 40 artistas(valido)

David (1501-1504). Presenta a David a punto de comenzar la lucha contra Goliat, y podemos encontrar dos características relevantes que el autor transmite: por un lado, la belleza ideal del David y sus proporciones perfectas, y por otro su expresión de odio y tensión hacia su enemigo.

Moisés (1513-1515). Esta escultura tiene un fuerte contenido psicológico, que es lo que Miguel Ángel intenta transmitir por todos los medios. El personaje se encuentra tenso, en un momento de ira, y todo su cuerpo es un claro ejemplo de la fuerza y la potencia, no solo física, sino también espiritual.

La piedad (1498-1499). Con esta escultura de la Virgen, el autor refleja sentimientos de ternura, piedad y bondad mientras esta sostiene a Cristo entre sus brazos. Es también un modelo de belleza renacentista, ya que la Virgen aparece joven y bella.

Page 52: 40 artistas(valido)

Gian Lorenzo Bernini nació en Nápoles, Italia, en 1598. Escultor, arquitecto y diseñador, artista célebre creador de la escultura estilo Barroco en el siglo XVII. Hijo de un escultor florentino, Bernini consiguió acceso privilegiado al mundo de las artes y tuvo como mecenas a los papas Pablo V , Urbano VIII. Emigró a Roma junto a su padre donde estudios de la escultura grecorromana ya existente en el Vaticano y las obras de Miguel Angelfueron su fuente de inspiración. Los trabajos que realizó durante su vida son cuantiosos. Entre ellos se incluyen fuentes públicas, decoración de iglesias y obras arquitectónicas.Bernini fue famoso en vida y todas las cortes europeas deseaban sus servicios. Entre ellos estuvo el rey de Francia Luis XVI que lo llevó a trabajar a París cuando el artista contaba con 69 años de edad. La técnica de Bernini, cuando trabaja en marmol, es de un realismo impresionante, sobre todo cuando se trata de expresiones del rostro. Y en lo relativo a la textura de la piel y las sombras fue un innovador en su época, apartándose de la manera de Miguel Ángel e influenciando para siempre lo que conocemos como estilo clásico de escultura. Murió en 1680 en Roma.

Page 53: 40 artistas(valido)

Apolo y Dafne (1621-1624). Recoge el tema mitológico de la conversión de la ninfa Dafne en laurel mientras Apolo la perseguía por haberse encaprichado con ella. Berninipretendía representar el movimiento de la escena en el momento de la transformación, así como la sorpresa de Dafne y la resignación de Apolo, que no sabe cómo actuar.

Éxtasis de Santa Teresa (1647-1651). Representa una alucinación de santa Teresa en la que un ángel iba a atravesarle el pecho con una daga, plasmando el misticismo y el éxtasis de la santa en ese momento, pero también la pena ante la muerte.

Fuente de los cuatro ríos (1651). Es una estatua que personifica en cuatro gigantes a los cuatro grandes ríos de los continentes conocidos en esa época. Busca expresar la grandeza y el poderío, así como suscitar admiración.

Page 54: 40 artistas(valido)

Alonso Berruguete hijo del también pintor Pedro Berruguete, bajo cuya tutela comenzará su aprendizaje artístico antes de su marcha en 1507 a Italia, se sabe que nació en la localidad de Paredes de Nava, acontecimiento que debió producirse hacia 1490. Formado en Roma y Florencia, tendrá la ocasión de poder entrar en contacto con jóvenes artistas manieristas, así como de conocer las composiciones de la Antigüedad clásica y estudiar la obra de Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel, antes de regresar a España alrededor de 1517. Será el año de 1523 el momento clave a partir del cual comience a desarrollar su actividad como escultor, fijando su residencia y taller en Valladolid. Murió en Toledo en 1561.

Page 55: 40 artistas(valido)

Sacrificio de Isaac (1527-1532). Berruguete está representando una escena bíblica en la que Abraham está a punto de degollar a su hijo Isaac, antes de ser detenido por la mano de un ángel. El escultor intenta transmitir el sufrimiento de un padre a punto de matar a su hijo.

San Sebastián (1527). El autor plasma la angustia de San Sebastián mientras está siendo martirizado, lo cual se ve en la expresión del santo.

Page 56: 40 artistas(valido)

Donato di Niccolò di Betto Bardi nacido en Florencia alrededor del año de 1386, ya desde joven es posible encontrarle ejerciendo el oficio de escultor. Habitualmente se ha establecido este periodo inicial como el de formación, considerándose su producción a partir de 1425,fecha en la que comienza a trabajar con Michelozzo, propiamente clasicista. En la capital romana, ciudad a la que se trasladará con su nuevo colaborador hacia 1430 y donde habría pasado una estancia anteriormente con su amigo Brunelleschi estudiando el legado de la Antigüedad, dejará constancia de su maestría en piezas como El entierro de Cristo. Magnífico será el David en bronce realizado hacia 1435 para el palacio que los Médiciposeían en la Vía Larga florentina y que inaugurará una relación de colaboración con dicha familia. En esta obra se puede apreciar toda la madurez y el dominio de Donatello a la hora de representar la anatomía humana. A partir de 1443 va a entrar en contacto con la corriente artística que se estaba desarrollando en Padua, hecho que resultará decisivo en el giro que tomará su escultura durante la segunda mitad del siglo. Fallece en Florencia en 1466.

Page 57: 40 artistas(valido)

David (1440). Representa la figura de David de una manera más afeminada y natural, expresando serenidad y tranquilidad en la figura. Es un modelo plenamente renacentista.

María Magdalena penitente (1455). Magdalena está representada de una forma demacrada y como inacabada, lo cual rompe con los cánones renacentistas para tratar de transmitir más dramatismo ante la desgracia del personaje.

San Marcos (1411-1413). Está enfocada a representar la integridad moral y espiritual del santo, que aparece con un gran aire de serenidad y sabiduría.

Page 58: 40 artistas(valido)

Juan Martínez Montañes, escultor español nacido en Alcalá la Real en 1568. Es una figura sobresaliente de la escultura en madera policromada, la técnica escultórica que alcanzó mayor desarrollo en la España de los siglos XVI-XVII. Llevó a cabo una producción vastísima, religiosa en su totalidad con la única excepción de un busto de Felipe IV. Su obra influyó en escultores como Alonso Cano y Juan de Mesa, de quienes fue maestro, y también en los principales pintores de la escuela sevillana del siglo XVII, entre ellos Velázquez y Zurbarán. Murió en Sevilla en 1649.

Page 59: 40 artistas(valido)

Clemencia (1603-1604). Transmite una gran religiosidad y el sufrimiento de Cristo en la cruz, como la mayoría de las esculturas que tratan el tema de la crucifixión.

Niño Jesús (1606-1607). Pretende transmitir la inocencia del Niño Jesús y representarlo solo, tendiendo la mano como animando al que lo ve a acercarse a él.

Santo Domingo penitente (1605). Representa el éxtasis espiritual en el que se encontraba el santo mientras hacía penitencia y su misticismo.

Page 60: 40 artistas(valido)

Juan de Mesa y Velasco nació en 1583 en Córdoba. Fue uno de los escultores más relevantes del barroco andaluz. Pertenece a la primera generación de discípulos de Martínez Montañés. Ingresó en su taller de Sevilla a los veintitrés años, llegando, incluso, a superar al maestro. En la actualidad, Juan de Mesa está considerado como uno de los representantes más importantes del realismo sevillano. Se dedicó casi en exclusividad a las imágenes procesionales, realizando numerosos estudios anatómicos de figuras humanas reales, vivas y muertas, para luego plasmarlas en sus obras con gran realismo. Destaca la serie de crucificados que realizó a partir de los modelos de Montañés. En ellos refleja distintos momentos de la Crucifixión, donde expresa con gran dramatismo el proceso y la muerte de Jesús. Murió en Sevilla en 1627.

Page 61: 40 artistas(valido)

Cristo de la Buena Muerte (1620). De temática religiosa, como todas sus obras, esta escultura representa el momento de la crucifixión de Cristo y transmite su resignación mientras pendía de la cruz.

San Juan Bautista (1623). Se centra en transmitir la angustia del santo, poniéndole un rostro cansado y preocupado lleno de expresividad.

Virgen de las Angustias (1627). Llevando a Cristo muerto en sus brazos, esta escultura está centrada en la expresión de la virgen, con la que Juan de Mesa intentó captar angustia y dolor.

Page 62: 40 artistas(valido)

Antonio Canova, escultor italiano nacido en Italia en 1757. A causa de sus modestos orígenes familiares, no pudo realizar estudios artísticos y comenzó practicando otros oficios. En 1768, a raíz de su traslado a Venecia, empezó a dedicarse a la escultura y rápidamente alcanzó una fama y un prestigio que mantuvo durante toda su vida. Cuando era ya un artista consagrado, se estableció en Roma, donde definió el estilo que lo caracteriza, inspirado en la Antigüedad clásica y poderosamente influido por los principios teóricos de Winckelman y Milizia. todas sus obras fueron fruto de una larga elaboración, de una ejecución realizada con un detallismo casi artesanal. No fue Canova un escultor nato y de cincel fácil, sino que se forjó a través del estudio y el trabajo. Era ya por entonces el principal escultor del estilo neoclásico, condición con la que se ha perpetuado su figura en la historia del arte. El nombre de Canova se asocia esencialmente a esculturas de mármol de acabado y pulido perfectos, que encarnan la belleza ideal y son frías y distantes, libres de la expresión de cualquier sentimiento o turbación. Murió en Venecia en 1822.

Page 63: 40 artistas(valido)

Eros y Psique (1787-1793). Representa un momento mitológico en el que Eros, dios del amor, despierta a Psique (personificación del alma) dándole un beso. Es una escultura que intenta transmitir una idea platónica del amor y la pasión.

Las tres gracias (1816). Canova usó esta escultura para transmitir el canon de belleza ideal de su época.

Paulina Bonaparte (1807). Pretendía representar la sensualidad y el poder de Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, a quien se representa como si fuera Venus.

Page 64: 40 artistas(valido)

FOTÓGRAFOS

Page 65: 40 artistas(valido)

Alfred Stieglitz

Alfred Stieglitz fotógrafo y marchante de arte nació en 1864 en Hoboken, Estados Unidos. Fue uno de los impulsores y principales representantes de la corriente fotográfica pictorealista, que promocionó desde la dirección del grupo Photo-Secession (1900) y de la revista Camera work (1902), ambos fundados por él mismo y, en el caso de esta última, la primera del mundo en su estilo. ejerció una gran influencia en la evolución del arte de su país, a la que también contribuyó con su apoyo a artistas jóvenes que cultivaban tendencias avanzadas. A partir de 1925 regentó las galerías Intimate y AnAmerican Place y editó numerosas publicaciones dedicadas a la fotografía y al arte en general. Murió en 1946 en Nueva York

Page 66: 40 artistas(valido)

Invierno en la quinta avenida (1892). Stieglitzpretendía que la fotografía fuera considerada como un medio artístico igual a la pintura. Se dedicó a retratar la gran ciudad de Nueva York; en este caso, ilustrando la dureza del invierno.

La ciudad de la ambición (1910). Otra de las características de este fotógrafo es que se dedicó a plasmar la acción del hombre en las ciudades, la industrialización y el avance tecnológico. Con esta imagen de fábricas echando humo, trataba de transmitir esa idea, además de una cierta crítica hacia este fenómeno que avanzaba a pasos agigantados.

La mano del hombre (1902). Al igual que en la fotografía anterior, en esta se nos muestra otro efecto de la industrialización: la máquina de vapor, que simboliza el avance tecnológico.

Page 67: 40 artistas(valido)

INGO ARND

Ingo Arnd nació en Frankfurt en 1968. Pasó toda su infancia rodeado de naturaleza y al aire libre. Pronto se dio cuenta de que la fotografía era un medio efectivo para la protección del medio ambiente por lo que después de acabar sus estudios Ingo se sumergió en la vida aventurera de un fotógrafo profesional. Desde entonces ha viajado por todo el mundo como fotógrafo de vida silvestre. Ha recibido multitud de premios por sus fotografías que se publican anualmente en diversas revistas internacionales.

Page 68: 40 artistas(valido)

Guanacos en la Patagonia (1992-2010). Con todas sus fotografías, lo que Ingo Arndt pretende es acercar el mundo natural a los demás, mostrar detalles increíbles de la naturaleza para intentar concienciar a la gente de la importancia de la naturaleza y su cuidado. En esta foto nos muestra a un guanaco que se apoya sobre otro con aspecto relajado, casi como si fueran dos seres humanos.

Medusa transparente (1992-2010). La foto de esta extraña medusa prácticamente desconocida hasta ahora nos intenta mostrar que lo que sabemos sobre la naturaleza es una gota en un océano, y que aún queda mucho por descubrir.

Camaleón (1992-2010). Al igual que la fotografía “Guanacos en la Patagonia”, nos acerca una divertida imagen de un camaleón sacándole la lengua a la cámara, proporcionándonos una perspectiva nueva del animal.

Page 69: 40 artistas(valido)

ALEXANDER RODCHENKO

Alexander Rodchenko nació en San Petesburgo, Rusia en 1891. Se mudó con su familia a Kazán, el este de Rusia. Estudió en la Escuela de Arte de Kazán instruido por NikolaiFeshin y Georgii Medvedev, y en el Instituto Stroganov de Moscú. En 1920 el Gobierno Bolshevike lo nombró director del Departamento de Museos, cargo desde el cual realizó una importante reorganización de escuelas de arte y museos. Fue profesor en la Escuela de Estudios Superiores de Arte entre 1920 y 1930.Se hizo miembro del grupo Productivista en el año 1921, este grupo abogaba por la incorporación del arte a la vida cotidiana. Rodchenko renunció a la pintura para concentrar sus esfuerzos en el diseño de posters, libros y afiches para cine. Recibió una gran influencia del cineasta Dziga Vertov, con quien trabajó intensamente en el año 1922. Entre 1923 y 1928 Rodchenko colaboró con Mayakovski (de quien tomó varios impactantes retratos) en el diseño de LEF y Novy LEF, publicaciones de artistas constructivistas. Muchas de sus fotografías aparecieron dentro de la publicación y también fueron portada. Continuó organizando exposiciones de fotografía para el gobierno durante esos años. Murió en Moscú en el año 1956.

Page 70: 40 artistas(valido)

Club de dinamo (1935). Representa la masificación y cómo la gente es capaz de organizarse hasta convertirse en uno, aunque con un cierto toque crítico hacia la sociedad. Rodchenko era un fotógrafo con una fuerte carga social en todas sus obras, y trataba de plasmar las situaciones que vivían los hombres de las ciudades modernas.

Mujer (entre 1930 y 1935). En ella vemos a una joven mujer obrera que se ríe y grita con energía, como un símbolo de la nueva fuerza que iban tomando las mujeres en esa época. Rodchenkointentó captar cómo la mujer comenzaba a desenvolverse en el mundo moderno.

Sin título (fecha desconocida). De esta foto se desconoce tanto el título como la fecha, y es un reflejo de lo que se ve también en la obra “Club de dinamo”: la masificación y esa sensación de ir todos hacia un mismo sitio porque así está impuesto, mientras un guardia vigila a los caminantes.

Page 71: 40 artistas(valido)

MICHEL MARTIN

Michael Martin nació en Munich en 1963. Estudió Geografía, Etnología y Ciencias Políticas en Munich.Brillante fotógrafo y cualificado geógrafo alemán. Amante de los desiertos. Lleva veinte años explorando los más remotos lugares del mundo. Ha publicado 15 libros de fotografía. Sus más recientes publicaciones fueron sobre los desiertos de África. En 1999 comenzó el último de sus proyectos: "Desiertos de la Tierra", publicado en cinco idiomas.

Page 72: 40 artistas(valido)

Montañas (fecha desconocida). En ella se ve al propio Michael Martin hacienda una fotografía con unas montañas de fondo. El autor pretende transmitir su imagen al lado de la inmensidad del paisaje, haciendo una comparación contrastiva entre lo grande que es la naturaleza y lo pequeño que parece él.

Dunas y Desierto del Sahara (fecha desconocida). Retratan dos partes del Sahara para demostrar la belleza del desierto y la diversidad de paisajes que pueden encontrarse en él, para acercarle al espectador un mundo visual desconocido.

Page 73: 40 artistas(valido)

Kike CalvoNacido en Zaragoza en 1972, Kike Calvo demuestra una gran sensibilidad en sus imágenes de la naturaleza. Autodidacta, comenzó con la fotografía luego de un viaje a Nicaragua en que contaba con una cámara prestada por su tío para retratar la realidad de ese país.Tras haber estudiado Economía en la Universidad de Zaragoza, dedicarse a la fotografía le llevó a formarse en escuelas como la Unidad de Fotografía de las Naciones Unidas, y lleva ganados varios premios en su especialidad. Ha exhibido su trabajo innumerables veces, en la oficina central de las Naciones Unidas, en el Centro Rey Juan Carlos en Nueva York, en el Instituto Cervantes de la Nueva York, de Chicago o de Manila (Filipinas) y en el Museo Pablo Serrano (España).

Page 74: 40 artistas(valido)

Beduinos (1995-2010). Muestra a unos beduinos caminando por el Sáhara, como un símbolo de la diversidad cultural y la gran cantidad de estilos de vida del planeta.

El mayor de los felinos (1995-2010). Calvo trata, como todos los fotógrafos que retratan el mundo natural, mostrar escenas curiosas o impactantes sobre la belleza de la naturaleza. En este caso, con un primer plano de un imponente jaguar.

Ojos de búho (1995-2010). Aquí nos presenta una fotografía de unos búhos que parecen tener expresiones casi humanas de enfado y sorpresa. Calvo está muy involucrado en la conservación del medio ambiente, y de ahí ese paralelismo entre búhos y personas.

Page 75: 40 artistas(valido)

LIBRES

Page 76: 40 artistas(valido)

CLINT EASTWOODClinton Eastwood Jr. nació en San Francisco y se crió

en Oakland, después de ir de una ciudad a otra con su

padre en busca de trabajo durante la Gran Depresión.

Debutó en el cine en 1955. En los comienzos de su

carrera intervino en once películas como actor

contratado para Universal Pictures. Consiguió su

primera gran oportunidad en la serie de televisión

Rawhide, en la que interpretó al cowboy Rowdy Yates

durante seis temporadas. De vuelta en el cine, Clint

trabajó durante los años 60 en westerns como Por un

puñado de dólares y, sobre todo, El bueno, el feo y el

malo, un éxito de taquilla que le convirtió en estrella

internacional. En las décadas siguientes, Eastwood

consolidó su status como uno de los actores más

respetados de Hollywood. Su debut en la dirección

tuvo lugar en 1971 con el thriller Escalofrío en la

noche, y desde entonces no ha abandonado esa

faceta. Aunque su gran momento como cineasta llegó

en 1992, cuando consiguió el Oscar al mejor director

con el western Sin perdón, por el que también estuvo

Page 77: 40 artistas(valido)

Cartas desde Iwo Jima(2006). Narra la vida diaria de los

soldados nipones que se encontraban en la isla de Iwo

Jima durante el enfrentamiento bélico entre EE.UU y

Japón. Durante el desarrollo de la película vemos los

ideales radicales del Japón de la época y cómo los

soldados que allí se encuentran sufren a causa de esta

mentalidad, basada en el honor, el valor y la devoción

hacia la patria y su protección aunque les vaya la vida.

Million Dolar Baby(2004). En ella, una joven chica

atrapada en un empleo sin futuro, de clase baja y sin

mayores aspiraciones que llegar a fin de mes decide

comenzar a practicar boxeo llegando a ser una

profesional reconocida. Esto nos transmite la variedad

de situaciones que nos presenta la vida y como con

esfuerzo todo es posible. Por otra parte trata otros

temas trascendentales como la eutanasia ante el mal sin

retorno.

Gran Torino(2009). Se sitúa en unos Estados Unidos

contemporáneos, donde en algunos barrios donde la

inmigración es tan grande que el nativo pasa a ser el

extranjero. La película trata de transmitir las dos caras

de la inmigración. Por un lado la inmigración que viene a

degradar y a malvivir al país y por otro la familia que

intenta aportar a la comunidad a la que se ha trasladado.

Page 78: 40 artistas(valido)

RIDLEY SCOTT

Ridley Scott estudió arte y cine antes de iniciarse

como diseñador de escenarios para la BBC. Fue en

esta misma cadena de televisión donde comenzó su

carrera como director, encargándose de varios

capítulos de series y programas. Poco después

abandonó ese trabajo para montar su propia

productora, con la que realizó multitud de spots

comerciales antes de emprender su primer proyecto

en el cine, en 1977, con Los duelistas. En primer

lugar, el thriller fantástico Alien, el octavo pasajero, un

auténtico éxito de taquilla con el que el realizador

británico se metió en el bolsillo a los amantes del

terror y la ciencia ficción. Y en segundo lugar, el film

futurista Blade Runner, que no tardó en convertirse en

cinta de culto y punto de referencia para la estética

del cine fantástico posterior. Sus últimos trabajos han

tenido un éxito considerable, especialmente Gladiator,

uno de los films triunfadores en los Oscar 2000.

Page 79: 40 artistas(valido)

Alien, el octavo pasajero (1979). Scott trata

aquí una de las temáticas más vistas en ciencia

ficción y terror. Una nave llega a un planetoide

donde habitan unos seres carnívoros e

inteligentes, y los tripulantes comienzan su

lucha por la supervivencia. El mensaje que se

transmite es lo desconocido del universo, la

posibilidad científica de que haya otro tipo de

seres en el espacio, así como el fuerte instinto

de supervivencia de los humanos.

Blade Runner (1982). Ambientada en una ciudad

futurista donde los humanos han creado una

especie de seres idénticos a ellos para servirles, la

película muestra la rebelión de estos seres,

llamados replicantes. Aquí se ven reflejados

valores como las ansias de vivir, la lucha por la

libertad y la dignidad de los replicantes y es una

crítica a la esclavización.

Gladiator (2000). Trata de la venganza de un

general romano cuya familia es asesinada, quien

se convierte en gladiador para llegar hasta el

nuevo emperador, causante de su desgracia. Se

aprecia la fuerza de la corrupción política, la

continua lucha del personaje por vengar la

memoria de sus seres queridos y valores como el

honor y la justicia.

Page 80: 40 artistas(valido)

STEVEN SPIELBERG

Steven Spielberg director, productor y guionista

cinematográfico estadounidense. Tras iniciar estudios

de filología en la California State University, abandonó

la universidad al ser contratado por la división

televisiva de la productora Universal. La Universal

depositó en él la confianza suficiente como para rodar

Tiburón (1975), película de gran presupuesto y rodaje

extremadamente accidentado que se convirtió en uno

de los títulos más taquilleros de la historia. Con En

busca del arca perdida (1981) revitalizó el género

tradicional de aventuras, y E.T. el extraterrestre

(1982), se convertiría en la película más taquillera de

todos los tiempos. Tras rodar dos títulos más de la

serie iniciada con En busca del arca perdida, alternó

diversos éxitos y fracasos hasta recibir el

reconocimiento de la Academia de Hollywood con los

seis Oscar otorgados a La lista de Schindler, drama

en blanco y negro sobre el genocidio judío. En 1997

rodó Salvar al soldado Ryan, filme bélico de

extremado realismo y otro éxito de taquilla.

Page 81: 40 artistas(valido)

Tiburón (1975). En ella se cuenta la historia de un

inmenso tiburón que vive en una turística playa y que

comienza a causar estragos entre los bañistas. Es

una película en la que se muestra ante todo el terror

colectivo y cómo reaccionan las masas humanas ante

una amenaza determinada, centrándose en el aspecto

psicológico del miedo hacia lo que puede hacernos

daño.La lista de Schindler (1993). Se nos narra la

dramática historia de Oscar Schindler, un

empresario afiliado al partido nazi que consiguió

salvar a un millar de judíos polacos durante el

holocausto nazi. Transmite la barbarie y crudeza de

los soldados de Hitler, el sufrimiento del pueblo

judío, y sobre todo, la idea de que la bondad

humana no tiene color político y está más allá de

las creencias (representada en la figura de

Schindler).

E.T. el extraterrestre (1982). Película en la que un

alien es abandonado por error en la Tierra y encuentra

refugio en la casa de un niño, que hará todo lo posible

por salvarlo de los estudios científicos a los que el

gobierno quiere someterlo. El mensaje transmitido es

que los lazos de amistad pueden ser insólitos, que

muchas veces lo raro no tiene por qué ser malo, y se

hace un gran contraste entre la deshumanización de

las fuerzas políticas y la inocencia del extraterrestre.

Page 82: 40 artistas(valido)

JAMES CAMERON

James cameron nacido en Ontario, Canada, el 16 de

agosto de 1954, Cameron y su familia se mudaron a

California en 1971, donde el futuro director decidió

estudiar física. Luego de graduarse de la Universidad

Estatal de California, James se sumergió en el mundo del

cine. Cameron aprendía rápido, y pronto comenzó a

crecer en la industria. En 1981 ya había escrito y dirigido

su primera película, “Piranha II: The Spawning”. Su

próxima película le permitió que la carrera de Cameron

diera el gran salto. Era una historia de ciencia ficción

escrita por Cameron llamada “The Terminator” (1984). En

1989 dirigió “The Abyss”, otra película de ciencia ficción,

en la cual trabajaron los talentosos Ed Harris y Mary

Elizabeth Mastrantonio. La película consiguió muchos

seguidores, y la edición especial de la película que fue

lanzada hace unos pocos años fue casi tan popular como

la original. alcanzó el pináculo de su professión con

“Titanic”, en 1997. Su relato del final del trasatlántico le

valieron 14 nominaciones a los Oscar, ganando 11 de

ellas. En 2009 estrenó “Avatar” que consiguió varias

nominaciones a los Oscar y fue la película más taquillera

de la historia.

Page 83: 40 artistas(valido)

Terminator II(1991) James presenta en un

mundo actual, la amenaza desconocida de un

futuro gobernado por máquinas en el que el

hombre lucha por la supervivencia contra su

propia creación. Nos expone el problema de un

desarrollo desmedido y sin control en el que

finalmente nos veamos perjudicados por

nosotros mismos.Titanic(1997) Película basada en hechos reales en

la cual se relata una historia de amor entre un joven

de baja clase y una chica adinerada a bordo de un

lujoso trasatlántico. La película nos hace llega un

mensaje de amor sin fronteras y una enorme

tragedia donde el dinero y el estatus social puede

marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Avatar(2009) Nos lleva a un futuro próximo donde la

tierra carece de materias primas y la humanidad

debe colonizar otros planetas para abastecerse. El

mensaje que trae esta película por parte del pueblo

nativo del planeta es que es posible convivir con la

naturaleza sin maltratarla ni desgastarla.