EL SIGLO XX Y EL MUNDO ACTUAL. El arte del siglo XX. · PDF fileEl arte del siglo XX. La...

Post on 26-Feb-2018

229 views 1 download

Transcript of EL SIGLO XX Y EL MUNDO ACTUAL. El arte del siglo XX. · PDF fileEl arte del siglo XX. La...

EL SIGLO XX Y EL MUNDO ACTUAL.

El arte del siglo

XX.

El arte del siglo XX.

La crisis del siglo XX exigió a los artistas

una actitud más comprometida con la

sociedad en la que vivían.

El arte del siglo XX.

A diferencia del Renacimiento, donde se

buscaba la belleza ideal, o del Barroco,

donde se busca una representación lo

más realista posible…

El arte del siglo XX.

…el arte del siglo XX se convirtió en un

instrumento para denunciar los problemas

sociales del momento y la angustia del ser

humano.

El arte del siglo XX.

Las dos grandes guerras del siglo influyeron

fuertemente a los artistas.

El arte del siglo XX.

El arte del siglo XX.

A los artistas no les interesaba reproducir el

mundo de una manera realista, sino desde

un punto de vista personal.

En muchas

ocasiones, se

alteran las formas y

colores reales.

El arte del siglo XX.

El arte del siglo XX.

El arte del siglo XX.

A veces se pierde toda relación con la realidad.

El arte del siglo XX.

La angustia y el sufrimiento por los

acontecimientos del siglo XX suele

estar muy presente.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

La arquitectura del siglo XX suele cumplir

con estas características:

• Estar al servicio de las personas.

• Utilizar nuevos materiales.

• Basarse en la geometría.

• Integrar los edificios en el entorno.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

Arquitectura al servicio de las personas.

Trata de hacer la vida más cómoda y

agradable.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

Uso de nuevos materiales industriales de

construcción.

Hormigón armado.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

Acero.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

Aluminio

El arte del siglo XX. Arquitectura.

Vidrio

El arte del siglo XX. Arquitectura.

Se construye el edificio pensando en su

función.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

Importancia a las formas simples y a la

geometría.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

El arte del siglo XX. Arquitectura.

Integración de la arquitectura en su

entorno.

El arte del siglo XX. Escultura.

Los escultores del siglo XX no querían

representar la realidad. Para ello

simplificaron o distorsionaron las formas

reales.

El arte del siglo XX. Escultura.

El arte del siglo XX. Escultura.

A veces no tienen nada que ver con la realidad.

El arte del siglo XX. Escultura.

Utilizaron todo tipo de materiales:

Hierro. Plástico.

Mármol.

Materiales reciclados.

El arte del siglo XX. Escultura.

En casi todos los casos buscan alejarse de

la realidad visible.

El arte del siglo XX. Pintura.

Durante el siglo XX, la pintura también quiso

alejarse de la realidad y representar los

acontecimientos que se vivieron.

El arte del siglo XX. Pintura.

Surgieron nuevas tendencias que

experimentaban con el color y con las

formas para buscar la expresividad.

Action - Painting

Término acuñado por el crítico norteamericano Harold

Rosenberg, para designar una técnica pictórica gestual, que

consiste en aplicar el color directamente sobre un lienzo

extendido en el suelo, mediante el procedimiento conocido como

dripping o "chorreo".

El Action Painting significa en español “Pintura de Acción” y es

una corriente pictórica abstracta de carácter gestual que

adoptaron varios miembros de la escuela estadounidense del

expresionismo abstracto. Desde el punto de vista técnico,

consiste en salpicar con pintura la superficie de un lienzo de

manera espontánea y enérgica, es decir, sin un esquema

prefijado, de forma que éste se convierta en un “espacio de

acción” y no en la mera reproducción de la realidad.

El Action Painting tiene sus orígenes en las creaciones

automáticas de los surrealistas; por ejemplo, los dibujos y

pinturas de arena de André Masson.

Jackson Pollock. Número 8 (1949).

Jackson Pollock. Número 1 (1949)

Surrealismo

Salvador Dalí,

Crucifixión o Corpus

Hipercubicus, 1954,

194.5 x 124 cm., óleo

sobre lienzo,

Metropolitan Museum,

New York.

René Magritte.

El castillo de

los Pirineos

(1959)

René Magritte.

El imperio de las

luces (1954)

Museo Peggy

Guggenheim.

Venecia.

René Magritte

El dominio de

Arnheim (1949)

Joan Miró - The Skiing Lesson - 1966

Op Art

Surge en EE.UU. hacia 1958.

La primera exposición oficial tiene lugar en el Museo de Arte

Moderno de Nueva York en 1965 y se tituló "The Responsive Eye"

(El ojo sensible). Ese mismo año, Vasarely, cuyos experimentos

ópticos se remontan al año 1932, recibió el primer premio de la

Bienal de São Paulo.

En Europa, el Op-art surgió a mediados de los años sesenta como

un movimiento denominado nueva tendencia en el que se engloban

varios grupos diferentes de artistas.

El Op-art tuvo una gran aceptación popular, aunque muchos críticos

lo calificaron como "poco inteligente". Muchos de los diseños de las

obras "op" fueron explotados con fines comerciales por la industria

de la moda, de los tejidos y de la publicidad. Esta saturación del

diseño "op" contribuyó a la banalización y rápido envejecimiento de

este estilo artístico.

CARACTERÍSTICAS

• Ausencia de figuración o de referencias subjetivas de carácter

emocional.

• Creación de efectos visuales (vibración, parpadeo, movimiento

aparente, muaré) mediante tramados, líneas sinuosas paralelas,

contrastes bi o policromáticos, cambios de tamaño, inversiones

de figura y fondo, seriaciones, repetición y multiplicación de

estructuras, combinaciones de formas y figuras ambiguas .

• Composiciones estructuradas mediante espacios

geométricamente ordenados de diferente tamaño o mediante

módulos repetitivos y en variación.

• Participación del observador: en muchos casos el observador

necesita moverse delante de la obra para apreciar toda la gama

de efectos ópticos.

• Empleo frecuente de pintura acrílica para conseguir colores

impecablemente lisos y uniformes.

• Colores planos de contornos netos (hard edge).

Victor Vasarely

Cheyt M.

Victor Vasarely

K- Tridem

Victor Vasarely Vonal

Ksz

Pop Art

Surge en EE.UU. e Inglaterra hacia 1955 y se convierte en el

estilo característico de los años sesenta.

El término de “Pop art" (abreviación de "popular art") fue utilizado

por primera vez en 1954 por el crítico Lawrence Alloway para

denominar al arte popular que estaba creando la publicidad, el

diseño industrial, el cartelismo y las revistas ilustradas.

La vanguardia artística de mediados de los años cincuenta se

inspira en este arte popular de la sociedad de consumo para crear

obras figurativas con una temática absolutamente directa que las

haga accesibles al público en general.

Surge como reacción contra el expresionismo abstracto tan

alejado de la realidad y de la comprensión del público.

En Europa, una tendencia relacionada con el pop norteamericano

recibe el nombre de "nouveau realismo" (nuevo realismo).

CARACTERÍSTICAS

• Rechazo del expresionismo abstracto e intento de volver a poner

el arte en contacto con el mundo y la realidad objetual.

• Lenguaje figurativo y realista referido a las costumbres, ideas y

apariencias del mundo contemporáneo.

• Temática extraída del medio ambiente urbano de las grandes

ciudades, de sus aspectos sociales y culturales: comics, revistas,

periódicos sensacionalistas, fotografías, anuncios publicitarios,

cine, radio, televisión, música, espectáculos populares,

elementos de la sociedad de consumo y del bienestar (alimentos

enlatados, neveras, coches, autopistas, gasolineras, etc.).

• Ausencia de planteamiento crítico: los temas son concebidos

como simples "motivos" que justifican el hecho de la pintura.

• Tratamiento pictórico de forma no tradicional: aunque el lenguaje

es figurativo y representa objetos reales, no se concentra

exclusivamente en sus cualidades formales, sino que combina

éstas con sus cualidades abstractas intrínsecas gracias al

empleo de imágenes familiares y fácilmente reconocibles.

• Representación de carácter inexpresivo, preferentemente

frontal o repetitiva.

• Combinación de la pintura con objetos reales integrados en

la composición de la obra (las combine paintings de

Rauschemberg): flores de plástico, botellas, etc., en un

nuevo planteamiento dadaísta acorde con los nuevos

tiempos (neodadaísmo).

• Preferencia por las referencias al "status" social, la fama, la

violencia y los desastres (Warhol), la sexualidad y el

erotismo (Wesselmann, Ramos), los signos de la tecnología

industrial y la sociedad de consumo (Ruscha, Hamilton, etc.).

• Formas y figuras a escala natural y ampliada (los grandes

formatos de las imágenes del comic de Lichtenstein).

• Colores puros, brillantes y fluorescentes, inspirados en los

empleados en la industria y los objetos de consumo.

Andy Warhol,

Lata de sopa Campbell.

Andy Warhol,

Elvis, 1964.

Andy Warhol,

Marilyn.

Robert Rauschenberg. Trophy II (for Teeny and Marcel Duchamp), 1960

oil, charcoal, paper, fabric, metal on canvas, drinking glass (not original), metal chain, spoon

90 x 118 in.

Robert Rauschenberg

Rétroactive 2. 1964

Sérigraphie et peinture à l'huile

Galerie LLena Sonabend, Paris

Tom Wesselmann: Great American Nude No. 98, 1967

Jasper Johns. Flag (1954)

Roy Lichtenstein,

El beso.

Roy Lichtenstein

Woman in Bath, 1963

Oil on canvas

171 x 171 cm

Museo Thyssen-

Bornemisza, Madrid