Temarenacimiento

24
ARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIA ARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIA ARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIA ARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIA CONTEXTO CONTEXTO CONTEXTO CONTEXTO El Renacimiento surge en una Italia fragmentada en repúblicas o ciudades-estados que rivalizaban entre sí, ciudades prósperas económicamente por el comercio y cuya clase refinada y culta llena sus palacios con obras de arte (ej.: los Médicis). Significado de Renacimiento. Fue un fenómeno artístico y cultural que recupera la cultura de la antigüedad clásica. Este impulso lo da el Humanismo, o movimiento intelectual del Renacimiento, cuyos rasgos fueron: - el redescubrimiento del saber clásico grecorromano. - el hombre es el centro del Universo: Antropocentrismo frente al Teocentrismo medieval. - La nueva visión del mundo se fundamenta en la razón, opuesta a la basada en la fe anterior. Todo esto prende en príncipes y nobles, que descubren el placer del arte y la cultura: se convierten en mecenas, con lo que asistimos al prestigio del artista gracias a ese mecenazgo. Podemos distinguir los siguientes periodos en el Renacimiento: a). Quattrocento o siglo XV, cuya capital artística es la Florencia de los Médicis. b). Cinqueccento o siglo XVI, con capital artística en Roma. Los Papas serán los nuevos mecenas. A partir de 1525 comienza el Manierismo, el inicio de la decadencia del Renacimiento. ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XV EN ITALIA ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XV EN ITALIA ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XV EN ITALIA ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XV EN ITALIA ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARQUITECTURA Se produce en torno a los Médicis en Florencia , cuya protección económica atrajo a artistas. Se imita el concepto de la proporción, medida y orden clásicos. Se utilizan los elementos y formas de la arquitectura clásica: Arco de medio punto que sustituye al gótico apuntado. Columnas y pilastras romanas. Capiteles clásicos. El más empleado es el corintio. Bóveda de cañón y bóveda vaída, que sustituyen a la de crucería gótica. Cúpula: se recoge la influencia del Panteón de Agripa.

Transcript of Temarenacimiento

Page 1: Temarenacimiento

ARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIAARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIAARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIAARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIA

CONTEXTOCONTEXTOCONTEXTOCONTEXTO

El Renacimiento surge en una Italia fragmentada en repúblicas o ciudades-estados que

rivalizaban entre sí, ciudades prósperas económicamente por el comercio y cuya clase refinada y

culta llena sus palacios con obras de arte (ej.: los Médicis).

Significado de Renacimiento. Fue un fenómeno artístico y cultural que recupera la cultura

de la antigüedad clásica. Este impulso lo da el Humanismo, o movimiento intelectual del

Renacimiento, cuyos rasgos fueron:

- el redescubrimiento del saber clásico

grecorromano.

- el hombre es el centro del Universo:

Antropocentrismo frente al

Teocentrismo medieval.

- La nueva visión del mundo se

fundamenta en la razón, opuesta a la basada

en la fe anterior.

Todo esto prende en príncipes y nobles,

que descubren el placer del arte y la cultura:

se convierten en mecenas, con lo que asistimos al prestigio del artista gracias a ese

mecenazgo.

Podemos distinguir los siguientes periodos en el Renacimiento:

a). Quattrocento o siglo XV, cuya capital artística es la Florencia de los Médicis.

b). Cinqueccento o siglo XVI, con capital artística en Roma. Los Papas serán los nuevos

mecenas.

A partir de 1525 comienza el Manierismo, el inicio de la decadencia del Renacimiento.

ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XV EN ITALIAARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XV EN ITALIAARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XV EN ITALIAARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XV EN ITALIA

ARQUITECTURAARQUITECTURAARQUITECTURAARQUITECTURA

Se produce en torno a los Médicis en Florencia, cuya protección económica atrajo a artistas.

� Se imita el concepto de la proporción, medida y orden clásicos.

� Se utilizan los elementos y formas de la arquitectura clásica:

� Arco de medio punto que sustituye al gótico apuntado.

� Columnas y pilastras romanas.

� Capiteles clásicos. El más empleado es el corintio.

� Bóveda de cañón y bóveda vaída, que sustituyen a la de crucería gótica.

� Cúpula: se recoge la influencia del Panteón de Agripa.

Page 2: Temarenacimiento

� Ladrillo, piedra y mármol. Aparece el sillar almohadillado.

� Frontones y entablamentos.

� Se usan las plantas basilical y Central, con interior amplio buscando la unidad espacial.

� Decoración sobria. Las paredes son amplias y lisas, desapareciendo las vidrieras.

� Exteriores muy cuidados, buscando la belleza y el interés por el urbanismo.

� La arquitectura civil es tan importante o más que la religiosa, abundando los palacios con

fachada de tres plantas rematada con cornisa, sillares almohadillados y gran número de

ventanas.

� Arcos de medio

punto

� Columnas clásicas

� Bóveda de cañón

� Bóveda vaída

� Cúpula

� Frontón y

pilastra

� Sillares

almohadill

ados

ARQUITECTOSARQUITECTOSARQUITECTOSARQUITECTOS::::

� Filippo BRUNELLESCHI (1377-1446)Filippo BRUNELLESCHI (1377-1446)Filippo BRUNELLESCHI (1377-1446)Filippo BRUNELLESCHI (1377-1446)

� Escultor, pintor y arquitecto florentino. Inicia la arquitectura

renacentista. Realizó:

� Cúpula de la Catedral de Florencia. La Catedral, gótica, estaba

inacabada. Brunelleschi gana el concurso para cubrir el espacio central.

Conocedor de las cúpulas clásicas, construye una cúpula de 42 metros de

Page 3: Temarenacimiento

diámetro (como la del Panteón de Agripa) sobre tambor octogonal. Realiza un

sistema de doble cúpula: la interior semiesférica y la exterior apuntada, con 8

nervios de mármol, rellenados con tramos revestidos de tejas planas, creando

una alternancia cromática. Todos los nervios confluyen en un punto de fuga:

la linterna, decorada con grandes volutas de mármol.

� Hospital de los Inocentes, con pórtico clásico: arcos de medio punto,

columnas corintias y frontones.

� Iglesia de San Lorenzo e Iglesia del Santo

Espíritu. Ambas con planta basilical con 3 naves

separadas por arcos de medio punto sobre

columnas corintias. Para dar mayor altura, coloca

sobre los capiteles un trozo de entablamento. En el

crucero, cúpula sobre pechinas. En las naves

laterales, bóvedas vaídas. En la central, techo plano.

� Capilla Pazzi, de planta cuadrada y cúpula sobre pechinas.

ESCULTURAESCULTURAESCULTURAESCULTURA

También se apoya en modelos clásicos; pero tiene su base en el naturalismo gótico.

� Como en arquitectura y pintura, Florencia es la cuna de la escultura renacentista.

� Escultura esbelta, con elegancia curvilínea y gusto por el pormenor realista.

� Gusto por el desnudo clásico, centrándose el artista en la belleza de las formas.

� Materiales clásicos, mármol y bronce. También el barro cocido pintado o vidriado.

Page 4: Temarenacimiento

� Se estudia la anatomía y el movimiento, apreciado en el contraposto y en la tensión del

movimiento en potencia.

� Junto al tema religioso, resucita el retrato ecuestre antiguo.

� En las técnicas, alcanzan una enorme perfección la fundición del bronce y el esculpido del

mármol: interés por las texturas y por los acabados pulidos.

ESCULTORESESCULTORESESCULTORESESCULTORES.

DONATELLO (1386-1466)DONATELLO (1386-1466)DONATELLO (1386-1466)DONATELLO (1386-1466)

� Es el escultor más importante del siglo XV italiano. Se caracteriza por:

� Interés por la figura humana aislada, el desnudo y el retrato ecuestre.

� Intentó representar los estados de ánimo y el curso completo de la vida: infancia, madurez,

vejez...

� Utiliza el llamado schiacciato donatelliano (líneas sinuosas y suave modelado).

Sus obras destacadas son:

� San Jorge. Representa al héroe cristiano como un joven apuesto, elegante, con

postura erguida y altanera y mirada serena que expresa la fuerza interior contenida.

� Profeta Habacuc, uno de los 5 profetas del Campanile de la Catedral de Florencia. Se

le llama Il Zuccone (el pepino, el calvo). Es de gran vitalidad y realismo, con expresión

muy humana.

� EL DAVID. Su obra más importante. David, héroe bíblico que venció al gigante

Goliat, es el símbolo de la República florentina que triunfa sobre sus enemigos. Es de

bronce.

Tiene connotaciones clásicas al mostrar el cuerpo desnudo, pero con botas y gorro típico

de los campesinos toscanos. Es un David de tipo praxiteliano con una suave ondulación de

caderas y un rostro de adolescente. Es exenta y el primer desnudo de bulto completo del

Renacimiento.

Page 5: Temarenacimiento

Condottiero Gattamelata . Es uno de los primeros retratos ecuestres del

Renacimiento, en bronce, según el modelo de la escultura romana de Marco Aurelio.

Contiene con sus manos a un fogoso caballo. Es una figura de gran robustez y equilibrada

en proporciones.

ARQUITECTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIAARQUITECTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIAARQUITECTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIAARQUITECTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIA

� Roma, en vez de Florencia, será la capital del arte, y los Papas, los mecenas.

� Es una arquitectura grandiosa, eliminándose la horizontalidad del siglo XV. Pero los

elementos son los mismos que los del siglo XV, los de la arquitectura clásica:

- Arco de medio punto.

- Columnas y pilastras.

- Capiteles clásicos.

- Bóveda de cañón y cúpula (muy importante).

- Piedra y mármol como materiales.

- Frontones y entablamentos..

� Podemos establecer dos etapas:

Clasicismo, hasta 1525-30. Predomina la medida, proporción y equilibrio;

Manierismo a partir de 1525-30, que rompe con ese clasicismo.

ARQUITECTOS DEL ARQUITECTOS DEL ARQUITECTOS DEL ARQUITECTOS DEL CLASICISMOCLASICISMOCLASICISMOCLASICISMO

Donato BRAMANTE (1444-1514)Donato BRAMANTE (1444-1514)Donato BRAMANTE (1444-1514)Donato BRAMANTE (1444-1514)

� Su obra se divide en dos etapas: Milán y Roma. En Milán dejó obras ricas en decoración. Es

en Roma cuando abandona todo elemento ornamental y se centra en la estructura del

edificio. Obras:

Page 6: Temarenacimiento

� Templete de San Pietro in Montorio. Construido por encargo de los Reyes

Católicos, el templete, en el lugar donde según la tradición fue martirizado San Pedro, es de

planta circular y de gran austeridad decorativa. Se alza sobre un basamento con escalinata

y se rodea de una columnata arquitrabada que toma como modelos los templos romanos

circulares. Las columnas, de orden toscazo, tienen el fuste liso, y el friso está dividido en

triglifos y metopas. Sobre la cornisa va una sencilla balaustrada. Por encima, la cúpula se

alza sobre un tambor con hornacinas y se remata con una linterna.

� Proyecto de la Basílica de San Pedro del Vaticano. El Papa Julio II le encarga la

construcción de la nueva Basílica de San Pedro: hace un proyecto de cruz griega y cúpula

rodeada por una columnata y con cuatro torres en los ángulos. Al morir, la obra fue

continuada por varios arquitectos.

ARQUITECTOS DEL ARQUITECTOS DEL ARQUITECTOS DEL ARQUITECTOS DEL MANIERISMOMANIERISMOMANIERISMOMANIERISMO

A partir de 1525, aproximadamente, aparecen novedades en las artes. Es el Manierismo:

o estilo de transición entre el Renacimiento y el Barroco.

o los elementos son clásicos se emplean con libertad: el artista escapa de las normas.

o se rompe el equilibrio clásico, utilizándose la asimetría.

Se introducen cambios en la escala: el orden gigante de Miguel Ángel.

MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)

También escultor y pintor, sometió los elementos clásicos a una interpretación personal y

dramática (teatral). Sus obras son:

Trabajos en la Basílica de San Pedro del Vaticano : la CÚPULA . El templo fue

iniciado por Bramante (ver Bramante). Al morir, continuaron las obras

Rafael y Sangallo, manteniendo el plan bramantesco. Muertos ambos,

Paulo II encargó continuar la obra a un Miguel Ángel de 70 años, el cual

no deseaba la obra por no ser la arquitectura su arte preferido. Miguel

Ángel suprimió casi todo el proyecto de Sangallo, quitando elementos que

debilitaban la construcción: era la preparación para recibir el principal

tema arquitectónico del Renacimiento, la Cúpula.

Realizó la cúpula imitando la de Brunelleschi, ganando en altura -131

metros- y siendo más pesada y maciza. Lleva nervios robustos que descargan el peso

sobre el tambor. El tambor se remata con ático y está decorado con columnas pareadas

que flanquean las ventanas con frontones rectos y curvos alternados. La cúpula la acabó

Giacomo della Porta, construyendo una linterna casi barroca.

Escalera de la Biblioteca Laurentina. Resolvió el problema de salvar la diferencia de niveles entre

la puerta de la biblioteca y el resto del edificio construyendo unas escaleras que ofrecía la

sensación de hacer más monumental la pequeña puerta de entrada. La aportación

principal es la curva en la escalinata central, con escalones convexos que dan la

sensación que se desparraman hacia el que sube. Estas ilusiones anticipan el efecto de

Page 7: Temarenacimiento

movimiento y la teatralidad barrocos.

Ordenación de la Plaza del Capitolio. La Plaza del Capitolio

(Campidoglio), sobre la

colina del mismo nombre y

corazón de Roma, la concibió

como un espacio ovalado con la estatua ecuestre

de Marco Aurelio (copia) en el centro y remodeló

los edificios en torno a la plaza, añadiéndole el Palazzo

Nuovo. Se llega a la plaza a través de la inclinada escalera.

ESCULTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIAESCULTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIAESCULTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIAESCULTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIA

Se apoya en los modelos clásicos.

� CARACTERÍSTICAS.

- El centro escultórico será Roma.

- La delicadeza del siglo XV cede el paso a la grandiosidad monumental.

- Se prefiere el bulto redondo y el tamaño superior al natural.

- En el principal escultor de este siglo, Miguel Ángel, influyen los descubrimientos del

Torso Belvedere y El Laocoonte.

MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (1475-1564)MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (1475-1564)MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (1475-1564)MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (1475-1564)

Fue un hombre de carácter idealista y rebelde con lo que le rodeaba. Su obra es variada:

poesía, arquitectura, escultura, pintura,..., pero se consideraba escultor por encima de

todo, esculpiendo la figura humana, lo único digno de ser representado, con dos rasgos

esenciales:

- belleza y

- expresividad.

Buscó el ideal de belleza platónico, utilizando el mármol de Carrara como material noble

más adecuado para acercarse a la Belleza.

Será un creador de poderosas formas, figuras grandiosas en lo físico y en lo espiritual. Son

arquetipos con una anatomía hercúlea.

Expresa sentimientos varios, sobre todo el dramatismo: la TERRIBILITÁ.

Estudia los problemas del movimiento y la composición.

Descubre el valor de lo inacabado, es decir, la expresividad que puede lograrse dejando

ciertas partes de la obra en fase de rudo boceto.

Obras importantes son:

LA PIEDAD DEL VATICANOLA PIEDAD DEL VATICANOLA PIEDAD DEL VATICANOLA PIEDAD DEL VATICANO....

- Corresponde a su juventud, influida por la delicadeza de Donatello.

- Está realizada en mármol de Carrara.

Page 8: Temarenacimiento

- Conjuga el tema cristiano con la idea de belleza y perfección del clasicismo.

- La Virgen tiene un rostro más joven que el del Hijo para “mostrarla eternamente virgen”

dijo el artista. Es una belleza ideal. Su dolor es callado, íntimo, resignado (mano abierta). Su

manto, con pliegues múltiples, cae cincelado con oquedades que originan contrastes de luz

y sombra.

- Cristo, sin vida, tiene el cuerpo desplomado, la cabeza vencida hacia atrás y el brazo inerte

y caído.

- La composición es piramidal.

DAVIDDAVIDDAVIDDAVID.

- Obra de juventud encargada por la República de Florencia como símbolo del poder de las

familias florentinas, dado que encarnaba las virtudes del Renacimiento: “fortezza e ira”. - Quería realizar una escultura colosal, y el problema era encontrar el bloque de mármol.

Aprovechó uno alargado que le condicionó al no permitirle ningún movimiento ni

contorsión.

- David, joven atleta (como las esculturas griegas), estudia a su rival, en tensión,

preparándose para la acción. Es un movimiento contenido: calma aparente pero de enorme

fuerza interior.

- Se permite la libertad de desarrollar más la cabeza, los brazos y en especial la mano del

muslo.

- Subraya fuertemente los músculos, venas y arterias con un delicadísimo modelado.

- El rostro acumula ira, tensión: el gesto de la cabeza nos lo transmite.

Page 9: Temarenacimiento

MAUSOLEO DE JULIO IIMAUSOLEO DE JULIO IIMAUSOLEO DE JULIO IIMAUSOLEO DE JULIO II....

Lo concibió con 40 figuras. Sólo realizó las esculturas de Moisés, Lía, Raquel y unos

esclavos.

MOISÉS representa la idea de indignación y cólera ante la ceguera de su pueblo (tentado

por el paganismo). Enérgico y vital, rompe con la armonía y el equilibrio clásico.

Es obra de su etapa adulta, con mayor expresividad (le influye el Laocoonte recién

descubierto):

- su anatomía titánica, grandiosa y exuberante expresa movimiento.

- la cabeza gira hacia la izquierda.

- contraposto entre brazos y piernas

- sus rasgos faciales contraídos, el ceño fruncido, son expresión de la terribilitá.

En los Esclavos se encuentra el espíritu del Laocoonte.

MAUSOLEOS DE JULIÁN Y LORENZO DE MÉDICISMAUSOLEOS DE JULIÁN Y LORENZO DE MÉDICISMAUSOLEOS DE JULIÁN Y LORENZO DE MÉDICISMAUSOLEOS DE JULIÁN Y LORENZO DE MÉDICIS....

- El Papa Clemente VII quiso glorificar a su familia, a Lorenzo el Magnífico y a Juliano, su

padre.

- Juliano, sentado, se esculpe como un general romano. El sarcófago lleva las figuras del Día

Page 10: Temarenacimiento

(joven musculoso) y la Noche (mujer que duerme, fatigada, con cuerpo deformado por

maternidades).

- Lorenzo, sentado, se esculpe pensativo –sabiduría-; medita con las piernas cruzadas. Sobre

el sarcófago, el Alba (figura desperezándose) y la Tarde, el Ocaso (un viejo decrépito)

- Se ve la dualidad de Miguel Ángel: Principio / fin; Vida / Muerte; Bien / Mal

- PIEDAD RONDANINIPIEDAD RONDANINIPIEDAD RONDANINIPIEDAD RONDANINI ....

En los últimos años de su vida, esculpe el tema de la Piedad

de forma más dramática y dolorosa que la de su época

juvenil, como la Piedad Rondanini, su última obra en un

momento de crisis espiritual. Abandona la belleza, armonía y

proporción de la del Vaticano, y la fuerza y vigor del Moisés.

Son dos cuerpos alargados, estilizados con la forma sólo

esbozada y textura áspera.

EL MANIERISMO.EL MANIERISMO.EL MANIERISMO.EL MANIERISMO.

- El Manierismo se desarrolló en el siglo XVI a partir de 1525-30. Es el anuncio del Barroco.

Ya las obras de madurez y vejez de Miguel Ángel pueden considerarse manieristas. El estilo

se caracteriza por:

- La ruptura del ideal clásico de armonía, claridad y simetría.

- La preferencia por la figura serpentinata..- El alargamiento de las formas.

- La línea abierta.

- Obras con varios puntos de vista.

PINTURA DEL SIGLO XV EN ITALIAPINTURA DEL SIGLO XV EN ITALIAPINTURA DEL SIGLO XV EN ITALIAPINTURA DEL SIGLO XV EN ITALIA

Page 11: Temarenacimiento

- CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS.

o El precursor fue Giotto, que rompió con los convencionalismos medievales.

o Se evoca la antigüedad clásica a lo que se une el naturalismo.

o Se domina la perspectiva que hace posible la representación de la tercera

dimensión (profundidad). Es la llamada perspectiva lineal, matemática o

renacentista.

o Los fondos son arquitectónicos o de paisajes.

o El tema principal es el ser humano, reproducido de modo perfecto.

El dibujo es elemento capital. El modelado se consigue con efectos de luces y

sombras, resultando a veces muy escultórico.

o La composición es geométrica, con simetría y compensación de grupos.

o Sigue la tradición italiana de pintura mural al fresco. Pero también es importante la

pintura sobre tabla al temple. Sólo en la 2ª mitad del siglo se utiliza el óleo.

o Temas preferentemente RELIGIOSOS. También, mitológicos y retratos.

PINTORESPINTORESPINTORESPINTORES.

FRA ANGÉLICO (1387-1455)FRA ANGÉLICO (1387-1455)FRA ANGÉLICO (1387-1455)FRA ANGÉLICO (1387-1455)

Une rasgos góticos con avances

renacentistas. La espiritualidad

de sus cuadros le hace

merecedor de su sobrenombre

(se decía que pintaba como los

ángeles). Su obra destacada es

La Anunciación, Temple sobre

tabla. Representa la Anunciación

en un interior, y la Expulsión de

Adán y Eva del Paraíso en un

plano exterior. Fra Angélico

sitúa a la Virgen y al Arcángel

en un marco arquitectónico con elegante arquería. Hay estudio de la

perspectiva. El ángel se inclina ante María, que adopta una actitud de

humildad. Destacan también la maestría del color y la luz.

MASACCIO (1401-1428)MASACCIO (1401-1428)MASACCIO (1401-1428)MASACCIO (1401-1428)

Primer pintor que aplica la perspectiva lineal para crear ilusión de profundidad y

volumen. Sus personajes son pesados y macizos y de rostros muy expresivos. Obras destacadas

Page 12: Temarenacimiento

son:

La Trinidad o El Calvario . Fresco que decora un pequeño espacio en una pared de la Iglesia

de Santa María Novella. La novedad es que intenta extender ilusoriamente el espacio

arquitectónico real mediante una bóveda que envuelve a todas las figuras. Utiliza un

punto de vista bajo. La perspectiva es lineal, y es el elemento ordenador de la obra al

determinar varios niveles de profundidad en la

escena:

- Dios al fondo en el espacio interior de la bóveda.

- Cristo en la cruz, en el nivel intermedio del espacio.

- San Juan y la Virgen en el intradós del primer arco.

- Donantes arrodillados en la escalera

inferior del espacio exterior.

La composición es piramidal y tiene un sobrio

cromatismo tratado simétricamente.

El tributo de la moneda. Representa el tributo que

Jesucristo y sus discípulos tuvieron que pagar

en Cafarnaum. Su significado es simbólico: la

necesidad de que todos los integrantes de la República

florentina cumplan con el pago de impuestos. Utiliza la

perspectiva. El cobrador está de espaldas

(sensación de profundidad). Es obra de gran

verismo y realidad: excelente estudio de los rostros.

Sandro BOTTICELLI (1445-1510)Sandro BOTTICELLI (1445-1510)Sandro BOTTICELLI (1445-1510)Sandro BOTTICELLI (1445-1510)

Es un pintor con un estilo muy característico:

- Dibujo de trazos nerviosos con líneas sinuosas.

- El movimiento agita todas sus formas.

- Las figuras son esbeltas, idealizadas, de belleza pálida y enfermiza y rostros algo

melancólicos.

Page 13: Temarenacimiento

- Rechaza la perspectiva y el fondo es un mero decorado, con paisajes alegres.

Sus obras importantes son:

Alegoría de la Primavera.

En un prado con suelo inclinado, las

figuras parecen flotar. Venus

aparece de frente, como diosa del

amor, con túnica blanca y manto rojo; muestra a las Tres Gracias con su mano derecha,

mientras que su hijo, Cupido, tensa su arco. Las Tres Gracias aparecen con el suave

movimiento de danza circular y bellas transparencias y curvas. Mercurio disipa las nubes

que oscurecen el Jardín de Venus. A la derecha, Flora disemina rosas. Y la ninfa Cloris

trata de escapar de Céfiro. La obra tiene una fuerte carga de deseo, de amor, en el Jardín

de Venus. Esto lo realiza con la delicadeza en las transparencias, las actitudes, con los

colores luminosos y brillantes y con las cabelleras onduladas.

Nacimiento de Venus. Paisaje

idílico con cuatro personajes que parecen

flotar. Céfiro y la ninfa Aura, insuflan

la vida a Venus, la cual (Venus púdica)

está desnuda (el desnudo,

prohibido en el arte medieval cristiano,

es recuperado en el

Renacimiento).

Equilibrio: las tensiones de los

cuerpos a ambos lados de Venus se encuentran en perfecta armonía.

Tiene un depurado dibujo, predominando la línea sobre el color.

Triunfa la línea curva sobre la recta, destacando el sinuoso desnudo de Venus.

Pese a la sinuosidad y el movimiento, hay sensación de calma.

El paisaje, pese a su tratamiento natural, es un tanto subjetivo.

PINTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIAPINTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIAPINTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIAPINTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIA

El centro artístico es Roma, y asistimos a la culminación del Renacimiento y también a su

crisis.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS.

- Frente al siglo XV, ahora domina el color sobre el dibujo y contorno.

Page 14: Temarenacimiento

- La perspectiva es más natural, geométrica.

- Nuevo tratamiento de la LUZ en los paisajes: ya no es siempre primavera y praderas

floridas; aparecen fondos de neblina, rocas, crepúsculos.

- Composiciones claras, con frecuencia triangular.

- Las figuras se relacionan con la mirada y manos.

- Desaparecen los detalles menudos. Se eliminan de escenas secundarias.

ARTISTASARTISTASARTISTASARTISTAS.

LEONARDO DA VINCI LEONARDO DA VINCI LEONARDO DA VINCI LEONARDO DA VINCI (1452-1519)(1452-1519)(1452-1519)(1452-1519)

� Arquetipo del hombre renacentista: pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, músico...

� Conjuga arte y ciencia. Su método pictórico se basó en las matemáticas.

� Escribió el Tratado de la Pintura, donde expone que la pintura es la más importante de las

artes: una actividad intelectual que coloca al pintor en una categoría social más elevada.

� Estudió la anatomía del cuerpo humano

� Se interesa por los problemas de la expresión.

� Funde figuras y ambiente, con contornos vagos y difuminados: es lo que se llama Sfumato.� Da a sus cuadros un aire de misterio (romanticismo).

� Obras destacadas son:

� Virgen de las rocas. Sobre fondo romántico de rocas,

pinta cuatro figuras unidas por el juego de las miradas y de las

manos. La luz resalta suavemente los rostros. Es una

composición piramidal con la Virgen, Jesús, San Juan y un ángel.

Funde figuras y ambiente: sfumato.

� La última cena. Pinta el instante en que Jesucristo

acaba de anunciar a los apóstoles que uno de ellos le

traicionará. Es el instante más dramático, con captación

psicológica en los rostros y gestos de los personajes que se

preguntan: ¿Soy acaso yo, Señor? Manos y rostros nos hablan de sus sentimientos.

� La relación entre las figuras da movimiento a la escena, en contraste con la quietud de

Cristo.

Todas las figuras convergen en un único punto central: la cabeza de Cristo.

� Cristo destaca por su aislamiento. Está sereno.

� Los Apóstoles se distribuyen simétricamente en cuatro grupos de tres, lo que no impide la

expresión individual de cada uno: rostros, gestos, manos.

� La luz procede de las ventanas (izquierda). Es tenue y dota a las figuras de

volumen.

Page 15: Temarenacimiento

� Las figuras se funden con el ambiente (sfumato).

� La perspectiva es lineal, que nos incluye dentro del cuadro, de la escena.

� La Gioconda. Se supone que es Madonna Lisa, esposa de Francisco del Giocondo,

florentino. La comisura de sus labios y el tratamiento de los ojos hacen que la expresión sea

enigmática y equívoca. Asoma una cierta sonrisa y al tiempo presenta cierta amargura: es

un retrato que más que decir, sugiere. El paisaje nebuloso lo forman montañas y lagos con

formas imprecisas y una gradación cromática que acentúan la sensación de lejanía. Es un

espacio irreal, desconectado de la figura, que subraya su aire de misterio. Figura y fondo

son tratados con la técnica del sfumato que alcanza aquí su culminación, de tal manera

que los contornos se muestran vagos y difuminados.

RAFAEL de Sanzio (1483-1520)RAFAEL de Sanzio (1483-1520)RAFAEL de Sanzio (1483-1520)RAFAEL de Sanzio (1483-1520)

- Pintor que asimiló tendencias muy diversas:

� De Perugino heredó las composiciones en amplios espacios.

Page 16: Temarenacimiento

� De Miguel Ángel la robustez de los personajes y el sentido dramático.

� Sus obras se caracterizan por:

� perfecto equilibrio,

� logro de la belleza idealizada,

� estudiada composición simétrica en amplios espacios,

� gusto por la dulzura y serenidad en sus escenas.

� Sus obras más importantes son:

� La Escuela de Atenas. Forma parte de los frescos de la Cámara de la Signatura, en el

Vaticano, estancia privada del Papa Julio II. Representa la escuela de la filosofía griega en

un amplio escenario donde bajo los rasgos de personajes renacentistas se representan los

filósofos de la Antigüedad:

� En el centro, Platón señala al Cielo de las ideas; Aristóteles indica el mundo de la materia.

� En la izquierda, filósofos: Sócrates, Epicuro, Pitágoras -anciano que escribe números-,

Averroes -con turbante- y Heráclito -sobre el bloque de piedra-.

� En la derecha, Arquímedes o Euclides con compás y Tolomeo con globo terráqueo...

� En las escaleras centrales, la figura tendida parece Diógenes.

Entre los personajes representados se puede reconocer a:

� Miguel Ángel como Heráclito

� Bramante como Euclides

� Rafael junto a Euclides

� Leonardo en la cara de Platón

Así, la categoría de los artistas es comparable a la de los sabios de la Antigüedad.

El fondo arquitectónico y la perspectiva definen el espacio de la escena y organiza a los

personajes. Ese marco arquitectónico inmenso y de gran profundidad se inspira en obras

de Bramante. Rafael crea un espacio con la escalinata, arcos de triunfo y bóvedas.

La composición es de gran unidad, equilibrada y armónica.

� Madonna del Gran Duque . Pintó varios cuadros con el tema de la Virgen y el Niño. Son

imágenes candorosas, grupos ideales de Madre e Hijo, abrazados o jugando con

Page 17: Temarenacimiento

ingenuidad. En ellas fusiona dibujo y color. Esta obra es escena sencilla y equilibrada.

� Retratos de personas de su tiempo. Destaca Baltasar de Castiglione.

MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (1475-1564)MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (1475-1564)MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (1475-1564)MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (1475-1564)

Como buen escultor concibe la pintura de igual modo:

� Elimina el paisaje y concentra su energía en el modelado.

� Pinta volúmenes claros de enérgico dibujo, bien delimitados, contrarios al sfumato.

� En su deseo de plasmar el movimiento, crea violentos escorzos.

� Pinta figuras grandiosas, monumentales, de gran fuerza, que se inspiran en el Laocoonte y

el Torso de Bellvedere.

Sus obras son:

Bóveda de la Capilla Sixtina. Realizada al fresco, dividió el espacio con la cuadratura,

cuadriculación con arquitectura pintada para separar las escenas, nueve episodios del

Génesis. En esa arquitectura fingida situó jóvenes desnudos apoyados en pedestales, y entre

los lunetos de los arcos laterales pintó profetas y sibilas.

� Las proporciones son gigantescas: excelentes desnudos de formas hercúleas.

Escenas destacadas son:

� Creación de Adán. Adán espera el contacto que le dará la vida. Las manos de Adán y de

Dios son el símbolo de la Creación. El punto fuerte de la escena es el contacto entre ambas.

El Pecado Original. Aparece la tentación de Eva y la expulsión del Paraíso. Hay un

contraste entre la Eva bella y joven de la tentación, y la Eva decrépita de la expulsión.

� El Diluvio Universal. Reproduce los terribles efectos del diluvio con gran dramatismo.

Rostros y actitudes de los personajes son representados atemorizados.

Page 18: Temarenacimiento

Vista general de la bóvedaVista general de la bóvedaVista general de la bóvedaVista general de la bóveda

Creación de AdánCreación de AdánCreación de AdánCreación de Adán

Pecado Original y Diluvio UniversalPecado Original y Diluvio UniversalPecado Original y Diluvio UniversalPecado Original y Diluvio Universal

Frescos de la cabecera de la Capilla Sixtina: El Juicio Final Aquí no hay encuadre

arquitectónico: las figuras están desnudas sobre un espacio vacío. Son 400 figuras

monumentales, de movimientos apasionados, escorzos, con enorme fuerza dramática, con

terribilitá.

� La composición es horizontal y vertical: cuatro bandas horizontales y dos ritmos

verticales:

Page 19: Temarenacimiento

� A la izquierda el ritmo de ascensión de los elegidos de Dios en el Juicio Final

� A la derecha el ritmo de descenso y caída de los condenados.

La descripción de la escena es:

� El Cristo-Juez, lleno de fuerza, ocupa el centro levantando la mano para juzgar. Es un

Cristo amenazante y no misericordioso.

� A su alrededor, Mártires, Apóstoles, Santos. Y junto a Él, la Virgen en actitud suplicante, la

única capaz de interceder por los humanos ante su Hijo.

� A la derecha de Cristo, los Elegidos. A la izquierda, los Condenados.� En la parte inferior: en un lado, la resurrección de los muertos y su ascenso al Cielo. Al

otro, Carón y su barca llena de condenados para atravesar la laguna Estigia, símbolo del

Infierno.

LA PINTURA VENECIANALA PINTURA VENECIANALA PINTURA VENECIANALA PINTURA VENECIANA

� En el siglo XVI se desarrolla en Venecia una pintura original. Venecia, gracias al comercio

con Oriente y a su emplazamiento privilegiado, vive un momento de esplendor. Su

pintura destaca por:

� su interés por el COLOR, que prevalece sobre el dibujo,

� su interés por la LUZ, una luz típicamente veneciana.

� Los pintores de esta escuela son:

TIZIANOTIZIANOTIZIANOTIZIANO

Destaca por:

� Sus retratos psicológicos.

� Sus formas blandas, redondas y su predilección por el desnudo femenino

� Obras importantes: La Bacanal, Dánae y Retrato ecuestre de Carlos V.

Page 20: Temarenacimiento

TINTORETTOTINTORETTOTINTORETTOTINTORETTO

� Pintor al que se le puede catalogar como Manierista más que como

pintor de la escuela veneciana, pues rompe con la serenidad de la escuela y

crea violentos escorzos y acusados contrastes de luz.

� Su obra importante es El Lavatorio: Ilustra un pasaje del evangelio de

San Juan: Jesús se dispone a lavar los pies de su discípulo Simón Pedro. Esa

acción está en uno de los laterales (ruptura con el clasicismo).

� El escenario es arquitectónico. Empleó una perspectiva cónica: los personajes,

con sus posturas en escorzos o contrapuestas, marcan un lugar alrededor de la

mesa. Pero también utilizó la perspectiva aérea, envolviendo a todos los

personajes. Hay solo dos tonalidades contrapuestas: colores fríos y cálidos.

El GrecoEl GrecoEl GrecoEl Greco

Doménico Theotocopoulos (1541-1614) nació en Creta y en esta isla recibió su primera

formación pictórica, en contacto con los iconos, lo que explica la adopción de rasgos

bizantinos que estarán siempre presente en su obra.

Page 21: Temarenacimiento

Hacia 1560 marchó a Venecia, ciudad que además de metrópolis de las artes., era la

capital política de los cretenses. Allí fue discípulo de Tiziano, del cual tuvo buena

recomendación para conseguir encargos en Europa. De él tomó su cálido cromatismo y

algunos rasgos técnicos. Pero en su estilo influyó también la gama cromática de Veronés,

la composición de los Bassano y sobre todo los escorzos, las grandes composiciones

divididas en estancias, los choques brutales de blancos y negros y el nerviosismo ondulante

del dibujo aprendido en el arte tenso de Tintoretto.

Pero el centro de la actividad artística italiana se encontraba en Roma, en la corte papal y

allí se traslada el pintor en 1570. Vió toda la obra pictórica de Miguel Ángel y quedó

defraudado por la fama que llevaba pero no pudo impedir caer bajo su influencia artística

tomando de él el dibujo en anatomías, las formas y la concepción de los temas

miguelangelescos.

Allí trabó relación con algunos personajes españoles afincados en Roma, circunstancia que

junto con el atractivo de trabajar en el Escorial y quizá la conciencia del exceso de figuras

importantes existentes en Venecia o Roma, lo que dificultaba su éxito, le impulsó a la

decisión de viajar a España.

A su llegada vivió durante algún tiempo en Madrid y poco

después se trasladó a Toledo para realizar su primer encargo: el

retablo de Santo Domingo el antiguo. Pero sus deseos de

ingresar en el círculo de pintores de Felipe II le animaron a

presentar

al

monarca

una

pintura:

La

Adoración del nombre de Jesús. Así

se le encargó por el monarca El

Martirio de San Mauricio para la

Iglesia del Monasterio del Escorial.

En ese cuadro El Greco quiso

introducir tantas novedades que no gustó al rey y fue reemplazado por otro pintor.

� Inmerso en la sociedad toledana, El Greco fue alumbrando sus obras más

importantes: La Trinidad, El Expolio y sobre todo El Entierro del Conde de Orgaz.

- Características de su pintura.Características de su pintura.Características de su pintura.Características de su pintura.

� Tiene rasgos manieristas junto a características peculiares. Utiliza siempre el alargamiento

Page 22: Temarenacimiento

de las figuras para dar mayor expresividad a sus figuras, para dotarlas de una mayor

espiritualidad. Y es que su obra es una constante búsqueda de las expresiones místicas y

de las formas etéreas, ingrávidas, que se elevan en un movimiento ascensional, como

dotadas de una energía mística que les hace levitar.

Cuando llega a España ya conoce todos los secretos del

arte de la pintura: en Venecia se ha empapado del color, en

Roma, con la obra de Miguel Ángel ha indagado todas las

posibilidades del dibujo. Pero aún así, en Toledo su arte va

a sufrir poderosas transformaciones. Las obras de su etapa

italiana todavía tienen paisajes, son figuras robustas con

paños adheridos a

sus cuerpos,

colores cálidos y

composiciones

recargadas en

una zona de la tela mientras el otro lado per-

manece vacío de figuras. Pero en España

sustituye los paisajes por celajes: cielos poblados

de nubes con varios matices, cielos que anuncian

y presagian, con luces de tormenta y, sólo excepcionalmente, un Toledo onírico, fantasmal

y distorsionado. Sus figuras aquí se alargan y pierden cualquier adiposidad, hasta

reducirse a interminables hileras de formas huesudas sobre las que los paños flotan,

afirmando todavía más la sensación de adelgazamiento. Los colores son ahora fríos: grises,

verdes agrios y toda una gama de azules plomizos, más apropiados para plasmar sus

visiones místicas. La composición sigue siendo manierista, la falta de espacio tiende a

impulsar sus cuerpos hacia lo alto y provoca una sensación de ahogo.

� El tema religioso ocupa casi exclusivamente su atención, bien en grandes

composiciones como La Adoracíón de los pastores, bien en figuras de santos como su San

Francisco o en series de apostolados en las que se pude percibir un misticismo cada vez

más patético. Pero en otro género menos cultivado, el retrato, sus innovaciones también

son importantes. En los del Prado: El caballero de la mano en el pecho o Retrato de un

desconocido, abandona el culto al detalle de los venecianos para concentrar

exclusivamente su atención en el rostro, habitualmente austero, de los caballeros

castellanos y penetrar a través de la expresión triste de sus ojos en el fondo del alma o en

los rincones escondidos de su personalidad. El pintor de las formas que vuelan ha tenido

que esperar trescientos años para que su genio fuera reconocido y su obra considerada

como la de un gran maestro.

El ExpolioEl ExpolioEl ExpolioEl Expolio: Es una cuadro pintado para la catedral toledana. En él, el colorido es

Page 23: Temarenacimiento

fundamental. El patetismo de los rostros, la espiritualidad del rostro de Cristo, todo

evidencia el expresionismo religioso del Greco. Renuncia a pintar el espacio y la

perspectiva, desvinculándose así de la tradición renacentista. El artista prefiere ignorar

por completo la profundidad y volcar la atención del espectador sobre la escena primera.

Por eso las figuras que rodean a Cristo se agolpan en torno a Él para no dar lugar a una

visión de espacio. Y no se trata de ignorancia puesto que en otras obras vemos como El

Greco manejaba esta técnica con indudable maestría. Se rata pues de una voluntaria

decisión del maestro. De este modo la atención del espectador se ve orientada hacia el

rostro de Cristo.

� Este cuadro no gustó al cabildo de la catedral por haber incluido en el ángulo

inferior a las tres Marías cuando éstas jamas habían aparecido en este tema iconográfico.

Estos detalles temáticos tenían mucha importancia en una época en la que se estipulaba en

los contratos, incluso los personajes y las actitudes generales del cuadro.

� El entierro del Conde de Orgaz: En 1586 pinta este cuadro por encargo de la

parroquia de Santo Tomé. Despreciando totalmente el espacio y la profundidad ilusionista,

reúne a un grupo de hidalgos sobre la escena milagrosa

de la defunción, brindándonos una de las

composiciones más geniales y más sencillas de toda la

Historia del Arte.

� El cuadro relata el milagro que ocurrió en el

sepelio de don Gonzalo Ruiz, señor de Illescas, en el que

se aparecieron a los presentes San Esteban y San

Agustín. Esos rostros de hidalgos expresan el fervor, la

dignidad y el sentido total que animaba a los nobles

españoles en los siglos XVI y XVII. Aquí podemos

observar esa forma de vida tan peculiar que tenían los

hidalgos españoles, hombre despreocupado de las cosas

terrenas y materiales y que ponía toda su ilusión en el

honor y en la vida ultraterrena. Sin embargo el autor

no recurre aquí a los efectos patéticos, no reflejan estupor ante el milagro sino

comprensión y respeto ante un fenómeno, para ellos, natural. San Agustín y San Esteban

aparecen para refrendar las virtudes del fallecido, y eso era algo normal.

En este cuadro podemos observar como El Greco no pinta lo que ve sino lo que le gustaría

ver, deformando la realidad en aras de su febril imaginación, desentendiéndose de la

naturaleza figurativa y visible para llegar a un trasmundo místico y alucinante.

� Paisaje de ToledoPaisaje de ToledoPaisaje de ToledoPaisaje de Toledo: Es otro género al que el pintor se dedica bastante. En otras obras el

paisaje de Toledo se repite una y otra vez en los fondos pero no tiene muchos cuadros

dedicados exclusivamente al paisaje. Este es un de ellos y podemos considerarlo como una

obra cumbre. No se trata de un paisaje figurativo, naturalista, al estilo renacentista, sino

Page 24: Temarenacimiento

un paisaje atormentado, retorcido y cubierto de verdinegros nubarrones amenazadores.

Un paisaje donde el verde y el gris crean de nuevo ese mundo irreal del que parece que el

autor no pueda salir. Es un paisaje expresionista donde las formas sólo son un pretexto

para comunicarnos sus emociones en estallidos de color, es un paisaje del alma.

________________