ARTE GÓTICO. - jo · PDF fileentendiendo que el arte antiguo, el...

31
1 ARTE GÓTICO. 1-Concepto. (Cronología. Etapas. Ámbito espacial). Rasgos generales de la época. A) Concepto.( Cronología. Etapas. Ámbito espacial). B) Rasgos generales de la época. 2-Arquitectura. A) Los edificios civiles. B) Religiosa: La catedral * Rasgos generales y elementos arquitectónicos. C) Arquitectura gótica en Francia, Inglaterra y Alemania e Italia D) Arquitectura gótica en España. 3-Escultura. A) Características generales. B) Escultura gótica en España. 4-Pintura. A) Rasgos generales. B) Manifestaciones artísticas más destacadas de la pintura gótica en Europa. -Los primitivos italianos. La pintura gótica italiana del “Trecento”. - Los primitivos flamencos. La pintura flamenca del s. XV. 5-Concepto de arte mudejar. 1-Concepto. ( Cronología. Ámbito. Etapas). Rasgos generales de la época. A) Concepto. El término gótico con el que se designa a este estilo artístico se acuñó en el s. XV con el objeto de dar nombre a las manifestaciones artísticas de la Baja Edad Media. La utilización del vocablo se debe a Humanistas florentinos. Lo aplicó Giorgio Vasari (1511-1574) con un sentido peyorativo para referirse a todo el arte de la Edad Media. Para Vasari todo el arte anterior al Renacimiento era “un reflejo del arte inventado por los godos”. Consideraba todo el arte medieval anterior como un arte bárbaro, entendiendo que el arte antiguo, el “verdadero”, había desaparecido con el Gótico y fue recuperado por el Renacimiento. Cronológicamente el arte gótico engloba las manifestaciones artísticas, producidas en el mundo occidental a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV .

Transcript of ARTE GÓTICO. - jo · PDF fileentendiendo que el arte antiguo, el...

1

AARRTTEE GGÓÓTTIICCOO.. 1-Concepto. (Cronología. Etapas. Ámbito espacial). Rasgos generales

de la época. A) Concepto.( Cronología. Etapas. Ámbito espacial).

B) Rasgos generales de la época. 2-Arquitectura.

A) Los edificios civiles. B) Religiosa: La catedral

* Rasgos generales y elementos arquitectónicos. C) Arquitectura gótica en Francia, Inglaterra y Alemania e Italia

D) Arquitectura gótica en España. 3-Escultura.

A) Características generales. B) Escultura gótica en España.

4-Pintura. A) Rasgos generales.

B) Manifestaciones artísticas más destacadas de la pintura gótica en Europa.

-Los primitivos italianos. La pintura gótica italiana del “Trecento”. - Los primitivos flamencos. La pintura flamenca del s. XV.

5-Concepto de arte mudejar. � � � � � � �

1-Concepto. ( Cronología. Ámbito. Etapas). Rasgos generales de la

época. A) Concepto. El término gótico con el que se designa a este estilo artístico se acuñó en

el s. XV con el objeto de dar nombre a las manifestaciones artísticas de la Baja Edad Media. La utilización del vocablo se debe a Humanistas florentinos. Lo aplicó Giorgio Vasari (1511-1574) con un sentido peyorativo para referirse a todo el arte de la Edad Media. Para Vasari todo el arte anterior al Renacimiento era “un reflejo del arte inventado por los godos”. Consideraba todo el arte medieval anterior como un arte bárbaro, entendiendo que el arte antiguo, el “verdadero”, había desaparecido con el Gótico y fue recuperado por el Renacimiento.

Cronológicamente el arte gótico engloba las manifestaciones artísticas, producidas en el mundo occidental a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV.

2

Sin embargo no hubo un desarrollo uniforme (en unos sitios se implantó con más fuerza que en otros), ni unos límites geográficos y cronológicos fijos .

Teniendo en cuenta la cronología el gótico coexistió con el románico en la segunda mitad del siglo XII y persistirá. Por otro lado, hasta el primer tercio del siglo XVI conviviendo con el Renacimiento.

-Etapas. Dentro del arte gótico -atendiendo primordialmente a la evolución de la

arquitectura- se han establecido varios períodos: 1) Gótico inicial (protogótico), que comprende al segunda mitad del siglo

XII. 2) Gótico clásico o pleno, propio del siglo XIII. 3) Gótico internacional, correspondiente al siglo XIV, que fue el momento

de difusión del estilo. 4) Gótico flamígero, durante el siglo XV (principalmente en las últimas

décadas), caracterizado por la abundancia de decoración en los edificios, que a veces, prevalece sobre los elementos estructurares. Técnicamente no aportó nada.

En cuanto al ámbito espacial, el gótico se desarrolló en Europa Occidental, incluso rebasando este continente y proyectándose a Hispanoamérica.

Además el término gótico designa un estilo histórico que se dio durante una época concreta y que no presenta unos rasgos comunes, ya que cada momento y área geográfica tuvo sus propias características.

B) Rasgos generales de la época. El arte gótico se debe ubicar en la Baja Edad Media en Europa, época en

la que se estaban dando profundos cambios: como transformaciones en la manera de pensar y vivir; el crecimiento demográfico (pese a que en el s. XIV, la población se vio diezmada por conflictos como la Guerra de los Cien Años, la epidemia de Peste Negra o catástrofes naturales) avance en la economía, nuevas formas de expresión artísticas (gótico).

De esta forma se puede decir que desde el siglo XII se estaba asistiendo en Europa a una transformación económica, social, política -y otros aspectos-, que se plasmó:

1-En lo económico y social, se aprecia un renacimiento de la vida urbana, lo cual posibilitó el desarrollo de las ciudades, debido a una incipiente renovación artesanal y sobre todo por el auge comercial favorecido por la extensión de las rutas comerciales (se abrieron nuevas rutas, en concreto, hacia China y Asia, en general, que se conectaban con Europa) y la aparición de figuras como el mercader profesional, el prestamista o el cambista. En

3

relación con el trabajo artesanal, se desarrollan los gremios, organizaciones que unían a personas que se dedicaban al mismo oficio y que establecían reglamentos para fijar precios de sus trabajos, para velar por la calidad de los productos, etc.

Junto con el florecimiento de la vida urbana se fue configurando una nueva clase social: la burguesía, integrada por los comerciantes y artesanos de las ciudades.

2-En el orden espiritual se produjo un empuje del cristianismo que se tradujo en:

-Expansión del cristianismo a Oriente (cruzadas) o hacia el Oeste (Península Ibérica: Reconquista)

-Nuevo espíritu religioso. En este sentido cabe destacar el surgimiento de las órdenes mendicantes (dominicos y franciscanos), durante el s. XIII. La “Orden de los Hermanos Menores” (franciscana) cuyo fundador fue San Francisco de Asís, que predicaba el amor a Dios y a todas las criaturas de la Naturaleza. Se basaba en un ideal de pobreza y su actividad era la predicación. Los dominicos, que surgen con Santo Domingo de Guzmán (nombre oficial “Orden de Predicadores”), dirigieron su actividad a combatir la herejía, así como a la filosofía y la teología en escuelas y universidades.

Con las órdenes mendicantes surgió un estilo de pensamiento y de vida cristiana, distintos a los de la época anterior, fundamentado en la pobreza y en la vida evangélica y el acercamiento al hombre como camino hacia Dios. Esto quedó patente en la iconografía; en contraste con el románico, en el que aparecía Dios como justiciero e inflexible y al que se debía temer (“milenarismo”), se aprecia un Dios más humano y cercano al hombre.

-Durante este periodo de tiempo la Iglesia también se vio sometida a profundas crisis, teniendo que enfrentarse a poderosos movimientos heréticos (valdenses, cátaros -último tercio s. XII-; los promovidos por Wiclif (Inglaterra) y Juan Hus (Bohemia) -s. XIV-); y sufrir el desplazamiento de la sede papal a la ciudad de Avignon ( 1309-1377) y así como el cisma de Occidente (1378-1417).

3-En la evolución del pensamiento teológico y filosófico. hay que destacar la formación del pensamiento escolástico, en un intento de armonizar la filosofía antigua con la doctrina cristiana.

Se estudió principalmente el pensamiento de Aristóteles, cuyos postulados filosóficos otorgaban primacía a la sensación; de ella derivarían las ideas y la imaginación, siendo incluso la fuente de la abstracción. Así pues, para los aristotélicos el conocimiento era el resultado del desarrollo de la observación. Santo Tomás siguiendo las teorías aristotélicas escribió: “Es preciso que el alma saque (extraiga) de lo sensible todo su conocimiento. El abre de esta manera el camino hacia lo experimental como fuente de

4

conocimiento. El hombre simbólico del Románico dejó paso al hombre / artista del gótico más abierto a la experiencia de la realidad.

4-En el ámbito cultural se debe resaltar que el conocimiento, el saber antes custodiado en los monasterios, se traslada a las ciudades, donde se crean las primeras Universidades (s. XII y XIII).

5-En el terreno artístico hay que resaltar: -Frente al estilo románico que estaba relacionado con el feudalismo, el

mundo rural y monástico, emerge el gótico como un arte urbano, de las ciudades, y que tuvo en la catedral su edificio más emblemático.

-En otro orden de cosas se produjo una progresiva independencia del artista respecto al patronazgo religioso y una apertura hacia lo civil y urbano, pero la rigidez de los reglamentos gremiales les restaron libre iniciativa y capacidad creativa a los artistas.

-Los nuevos ideales artísticos establecidos por la reforma cisterciense,-desde finales del s. XII- (el nombre deriva de la ciudad francesa de Citeaux-Cistercium), llevada a cabo sobre la orden benedictina e impulsada, entre otros, por personajes como San Bernardo de Claraval. La vida de los monjes cistercienses se basaba en el rezo, la meditación, la pobreza y el trabajo manual. En las reglas de la orden se establecían normas bien delimitadas de cómo debían ser los monasterios y los templos. Estos edificios debían ser sencillos funcionales y limitarse a los elementos arquitectónicos, lo cual se oponía al lujo y exceso de ornamentación de la orden de Cluny y del Románico.

2-Arquitectura. a) Los edificios civiles. A parte de construcciones de carácter religioso, que tienen su máximo

exponente en la catedral, punto culminante de la arquitectura gótica, se desarrolló una arquitectura civil, como consecuencia de la actividades, que en ella tienen lugar: 1-Así , en razón a la aparición de los gobiernos municipales, se levantaron edificios como palacios comunales y ayuntamientos- 2- En relación a los servicios asistenciales se erigieron hospitales. 3-El desarrollo artesanal y comercial favoreció la presencia de lonjas (edificios donde se juntaban los comerciantes para hacer sus tratos y vender sus productos) -Son reseñables las de los paños de Brujas y las de la Corona de Aragón). 4-El avance de las comunicaciones originó la construcción de dependencias portuarias como las atarazanas (para la reparación de embarcaciones). 5-Tampoco hay que olvidar la presencia de centros de enseñanza, como los colegios o las Universidades.

5

En todas estas edificaciones se emplearon similares elementos arquitectónicos que en la arquitectura religiosa. (analizados a continuación).

a) Religiosa: La catedral. La catedral es la edificación más sobresaliente de la arquitectura gótica.

A grandes rasgos se caracteriza por: 1-El predominio de la línea vertical frente a la horizontalidad de las

construcciones románicas. 2-La luminosidad interior, en contraste con la oscuridad de los templos

del románicos. 3-El predominio del vano sobre el muro. El muro deja de tener con el

gótico la misión sustentante que desempeñaba con el románico y es sustituido por el cristal (vidrieras que dan luminosidad a los edificios).

* Elementos arquitectónicos. La catedral gótica permite el análisis de las características de la

arquitectura gótica y el estudio de sus principales elementos técnicos y el seguimiento de su evolución.

Entre los elementos arquitectónicos del arte gótico es preciso mencionar: *Arcos. El más distintivo es el arco ojival o apuntado, formado por dos

porciones de arcos que forman un ángulo en la clave, que permitía dar más altura a los edificios. Una variante del arco ojival es el arco lancetado (más apuntado).

A partir del siglo XV, a los anteriores arcos se suman: el arco conopial, (de cuatro centros, dos interiores y dos exteriores); el arco carpanel o rebajado (de tres centros) y el arco conopial mixtilíneo (con curvas y contracurvas). Todos ellos propios del gótico flamígero.

*Bóvedas. Una de las grandes aportaciones de la arquitectura gótica fue la bóveda de crucería u ojival, que es la que se genera por el cruce en diagonal de dos arcos ojivales. (Partes: nervios, plementos, clave/s). La bóveda de crucería permitía concentrar los empujes en los ángulos, lo cual hacía posible cubrir espacio cuadrados o rectangulares y aligerar los muros, así como una mayor elevación e iluminación del edificio (más vanos).

la bóveda de crucería fue evolucionando a medida que pasaba el tiempo hasta dar lugar a otro tipo de bóvedas más complicadas, -a medida, principalmente, de ir añadiendo más nervios-. De esta manera surgieron:

-Las bóvedas sexpartitas, que constan de dos nervios perpendiculares que se cruzan el en centro junto con otro transversal -y dividen la bóveda en seis partes-. Se utilizaron para cubrir espacios rectangulares.

-Las bóvedas de terceletes, que tuvo especial difusión en el s. XIV. Esta

6

bóveda mantenía los dos nervios cruzados a los que se añadían otros nervios rectos (terceletes), que arrancan de los pilares y desembocan en claves secundarias. A su vez de la clave central salen otros nervios que enlazan con las claves secundarias.

-Las bóvedas estrelladas, en las que se multiplican los nervios rectos y curvos.

*El sistema de contrarresto de presiones. Fue otra de las más importantes aportaciones góticas. En este sistema se distinguen elementos como: El arbotante es un segmento de arco que sirve para llevar los empujes o presiones de la nave central, en los arranques de las bóvedas hacia unos contrafuertes o estribos situados en el exterior. Esos estribos están coronados por unos pináculos (remates puntiagudos), que cumplen una doble misión, por una parte estética (acentuar la verticalidad de la edificación) y por otra arquitectónica (contrapesar el empuje del arbotante).

*Pilares. El sistema de soportes y muros se modificó tras el uso de la bóveda de crucería. El elemento básico de sustentación del gótico son los pilares (suelen ser pilares con columnas adosadas), que parten de los pilares compuestos del románico, y que al tener que soportar mayores presiones se fueron reforzando y complicando, al tiempo que se multiplicaban el número de columnas adosadas. Cuándo los nervios de las bóvedas aumentaron y se hicieron más ligeros en los pilares aparecieron una columnillas cilíndricas adosadas (baquetones).

* Los vanos y las vidrieras. Los grandes muros corridos dejaron de tener una función sustentante y fueron sustituidos por grandes ventanales. La línea de ventanales se ubica, por lo común, en la parte superior de la nave central de las catedrales y recibe el nombre de claristorio y esta compuesta por una serie de vanos, las tracerías, que son arcos apuntados, cada uno de los cuales cobija a sus vez otros dos con un rosetón circular o romboidal en la parte superior. Estas tracerías se cubrieron con vidrieras, es decir, con cristales de diferentes colores, forma y tamaño unidos por plomo, que dan al interior una intensa luminosidad y colorido. La iluminación de las catedrales góticas tiene asimismo un significado simbólico, supone un acercamiento a Dios y la luz aparece como un reflejo del brillo divino.

* Planta. La catedral gótica es de planta basilical, de cruz latina, de tres o cinco naves en el eje central (otras veces una e incluso hasta siete), con un crucero más o menos marcado según los casos. La nave central suele ser mucho más alta que las laterales, para que los vanos superiores sean grandes y presten luminosidad al interior. La cabecera se dispone con girola y capillas poligonales unidas (a diferencia del románico).

*Interiormente la catedral se articula en torno a una escala de niveles:

7

1-En la parte inferior se disponen las arquerías. 2-Por encima de las anteriores se sitúan las tribunas, en muchas iglesias se hacen innecesarias -se empleaban en el románico como contrarresto de las presiones laterales- por el empleo de arbotantes en algunos templos desaparecen. 3- El triforio. A veces sustituye a la tribuna o se dispone por encima de esta. 4- El claristorio. Es la zona más elevada y donde se localizan los amplios ventanales (tracerías) con vidrieras coloreadas que iluminan el interior del templo gótico.

*Las torres se ubican en la fachada de los pies y se caracterizan por su desmesurada elevación. El sentido verticalista , a veces se resalta con un ornamento llamado chapitel (remate de forma aguda).

*las fachadas. Siguen el modelo en “H” (prototipo de Notre Dame de París), con tres cuerpos verticales: las torres y el cuerpo central entre ambas; y tres horizontales: 1- El de las portadas. 2- El del claristorio y el rosetón; y 3- el de las torres.

*Elementos decorativos: a-Pináculos. Remates puntiagudos que se disponen sobre los

contrafuertes. b-Gabletes. Especie de molduras puntiagudas, generalmente caladas que

se sitúan enmarcando pórticos o ventanales. c-Rosetones. Ventanales circulares con tracerías que se ubican sobre las

fachadas de los templos. d-Gárgolas. Bocas de canalones que se colocan sobre los tejados.

Representan figuras humanas, animales o monstruosas. c) Arquitectura gótica fuera de España. *Francia. Es la cuna de la arquitectura gótica y una de las zonas donde este estilo

alcanzó su mayor desarrollo. Desde allí se difundió por toda Europa, siendo asimilado con mayor o menor aceptación.

1- Los orígenes del gótico se sitúan hacia el 1130 (primera mitad del s. XII) en la Isla de Francia. Las primeras edificaciones se inspiraron en la arquitectura anglonormanda , con fachadas en “H”, alzados con tribuna y la utilización de los nuevos elementos arquitectónicos (bóvedas de ojivas y sistema de contrarresto de presiones).

Ejemplos: -La Abadía de Saint-Denis, en París. 2-En la segunda mitad del s. XII se hicieron catedrales dentro de los

dominios reales por iniciativa del poder real o del poder episcopal. Rasgos de los edificios de esta época:

8

-La más importante novedad estriba en los alzados, que constituyen el punto de partida de catedrales posteriores.

-Se inspiran en los modelos anglonormandos. -Estructura cuatripartita (cuatro partes):1-arquerías, 2- tribunas, 3-

triforio, 4-claristorio (ventanales). -Fachadas en “H”. -Bóvedas sexpartitas, que permitan cubrir tramos más grandes y

alargados de la nave central. Entre los edificios más sigulares de este momento están: -Catedrales de Sens, Noyon, Laon. -Catedral de Notre Dame de París. Se empezó en 1163 por iniciativa del

obispo Mauricio de Sully. Manteniendo las características ya citadas, presenta como novedad la planta de “salón”. Tiene cinco naves en el eje central y doble girola (divididas en tramos triangulares); la bóveda de la nave central (de 32, 50 m de altura ) y la única nave del crucero -que no se resalta en la planta- se cubren con bóvedas sexpartitas, mientras que el resto con bóvedas de crucería simple. La fachada de los pies se construyó en el siglo XIII, se ajusta al arquetipo en “H”, destacando por la ordenación de volúmenes a nivel vertical y horizontal. En las fachadas de la nave del crucero tiene grandes rosetones y una gran aguja sobre el crucero.

3-Sin embargo, fue en el s. XIII cuando se erigieron las más grandes e importantes catedrales góticas (gótico clásico o pleno).

Ahora es cuando se obtuvo una mayor perfección en la utilización de elementos formales y se definieron las aportaciones técnicas y estéticas del gótico. Rasgos:

a) Los edificios se estructuran en tres pisos; arquerías, triforio (que sustituye a las tribunas, pero que asimismo tiende a desaparecer) y claristorio.

b) Se otorga una creciente importancia al espacio dedicado a los ventanales vidriados en detrimento del muro.

c) Los vanos ocupan una creciente presencia por la generalización del sistema de abovedamiento y contrarresto de presiones. Se generalizó el uso del arbotante y de pináculos.

d) Gran desarrollo de la girola, a la que se añaden capillas absidiales. e) Las fachadas están flanqueadas por dos torres (influencia

anglonormanda). f) Suelen tener una aguja en el crucero. Entre las más distinguidas catedrales góticas francesas de esta época

están: -Catedral de Chartres. Se levantó sobre un antiguo templo románico,

destruido por un incendio (1194). Su reconstrucción se hizo a lo largo del

9

primer cuarto del siglo XIII (1220). En la planta sigue el esquema de tres naves -más alta y ancha la central-, que se vuelven cinco en la zona próxima a la cabecera. Posee un amplio crucero dispuesto en el centro, con tres naves. Todas las naves se cubren con bóvedas de crucería simple. En la cabecera tiene doble deambulatorio (con tres capillas semicirculares). El alzado interior del templo se dispone en tres niveles. La fachada de los pies, que conservaba partes románicas, se reconstruyó en estilo gótico siguiendo el modelo en “H” y con dos torres asimétricas rematadas con chapiteles..

- Catedral de Reims. Comenzada en 1210. Es un edificio de una gran armonía de proporciones. Su planta es de tres naves en el eje mayor; un crucero poco marcado con otras tres naves. La cabecera ampliamente desarrollada, con girola y cinco capillas radiales. Fachada en “H” y dos esbeltas torres y en la que resalta el gablete como motivo decorativo.

-Catedral de Amiens. Iniciada en 1220. Es la más perfecta de las tres grandes catedrales “clásicas” . La planta comienza con tres naves, que se vuelven cinco en la cabecera. Los espacios entre los contrafuertes se han aprovechado para capillas. El crucero ocupa un lugar central y se compone de tres naves. La cabecera tiene girola y capillas radiales. Además se caracteriza por: 1- Los espaciosos ventanales, que dotan de una poderosa luminosidad al interior. 2- El adelgazamiento de arbotantes y contrafuertes. 3-En la fachada principal se hace un gran despliegue decorativo y escultórico. Se estructura en varios niveles (esquema en “H”): portadas abocinadas, rosetón, galería, torres aterrazadas.

-Sainte Chapelle de París (1243-1248). Capilla del Palacio Real de París (construida para custodiar las reliquias - coronas de espinas- que San Luis había comprado a un emperador bizantino. En cuanto a su planta posee una sola nave, con bóveda de crucería y pilares fasciculados. Los muros son mínimos y ha dejado paso a las vidrieras que llenan el interior de luz y color.

-Catedral de Beauvais. *Inglaterra.- La arquitectura gótica tuvo una notable implantación en Inglaterra,

recibiendo desde muy pronto la influencia del gótico francés. También hay que resaltar la utilización temprana de elementos góticos en edificaciones románicas, como por ejemplo, la catedral de Durham.

El gótico inglés tuvo una personalidad propia y un gran arraigo de manera que su influjo ha perdurado a lo largo del tiempo hasta la actualidad, considerandose como una especie de estilo nacional.

En su desarrollo se advierten tres etapas.: * El “early english” o gótico primitivo (s. XIII). Ejemplos:

10

-Catedrales de Canterbury; de Lincoln, de Salisbury, de York * El “decorated style” o estilo ornamental/ gótico decorativo (s. XIV). Ejemplos: -”Coro de los Ángeles” de la catedral de Lincoln.;”Capilla de la Virgen” de

la catedral de Ely.; Claustro de la catedral de Gloucester. * “Perpendicular style” o gótico perpendicular (último cuarto del s. XIV-

s. XV). Ejemplos: Se trata por lo común de capillas construidas bajo el patrocinio de los

reyes ingleses: -”Divinity School” de Oxford;“King´s College Chapel” de Cambridge;

Capilla de San Jorge en el castillo de Windsor; Capilla funeraria de Enrique VI en la abadía de Westminster.

*Alemania. El gótico se introdujo en Alemania y Centroeuropea de manera tardía, ya

que todavía durante el siglo XIII perduraba el románico. Sin embargo las formas góticas llegaron a territorio germano alcanzando allí una gran aceptación e influyendo en la construcción de templos alemanes, que se hicieron a partir de estos momentos en estilo gótico. (Persiste hasta el S. XVI).

Rasgos: -La verticalidad -La llamada planta de salón, que supone colocar las naves laterales casi a

la misma altura que la central , con lo cual se da sensación de amplitud espacial en el interior de los templos.

-La importancia de las agujas y chapiteles como elemento decorativo, sobre todo en el remate de las torres, a partir del siglo XIV.

-La sencillez y sobriedad de los interiores. Ejemplos: -Catedrales: de Bamberg; de Limburgo; de Strasburgo; de Colonia; Iglesia

de Santa Isabel de Marburgo.; Catedral de Friburgo *Italia. En Italia el gótico tuvo unas características especiales con respecto al

resto de Europa. Políticamente durante estos años la Península Italiana estaba fragmentada en diversos estados: las repúblicas municipales de carácter democrático y las “señorías” (Milán, Florencia y Venecia). En la Italia central, los Estados Pontificios afectados por el traslado de la sede papal a Avignon (Francia). En el Sur, Nápoles y Sicilia con una dinastía de origen francés, los Anjou, que fueron desplazados por los aragoneses.

11

El gótico tuvo poca presencia en Italia, ya que se le consideraba un estilo diferente a las formas clásicas grecorromanas, que siempre estuvieron presentes en la Península Italiana. Además este estilo artístico presenta aquí, si cabe, mayores peculiaridades frente a las características generales de la arquitectura gótica.

Ejemplos: *Toscana. -Basílica de San Francisco de Asís, *Florencia. -Iglesias: de la Santa Cruz; de Santa María Novella, Iglesia de Santa

María de las Flores * Catedrales: de Siena.; de Orvieto. *Catedral de Milán, El gótico civil italiano. En Italia no solo se hicieron edificios religiosos; por su sistema político y

su estructura social hace que destaquen una serie de construcciones civiles. Por las rivalidades entre las ciudades y entre las grandes familias, los

centros urbanos son amuralladas y con casas fortificadas. Dentro de las construcciones más señaladas están los palacios, con dos

variantes: *Palacios cerrados ( “signoria”: señoría), en los que se dan una sucesión de

cuerpos horizontales con pocas ventanas (carácter cerrado) que van aumentando progresivamente de abajo a arriba. Es reseñable asimismo la falta de adornos y la severidad de estos edificios; y por otro lado su esbelta y estilizada torre.

Ejemplos: En Toscana: -Palacios de la Signoria de Florencia y de Siena. *Palacios abiertos; con mayor número de vanos en el exterior. Ejemplo: -Palacio del Dux, de Venecia (siglo XV). Resalta, en la fachada, la

utilización de mármol y el empleo de galerías de arcos entrelazados como elemento decorativo.

D) Arquitectura gótica en España. En España el estilo gótico se introdujo en la segunda mitad del siglo XII,

-coincidiendo con la subida al trono en Castilla de Alfonso VIII, momento de transformaciones culturales profundas. El periodo comprendido entre el siglo XIII y el XV fue uno de los períodos más fructíferos de la Historia de España en acontecimientos históricos y manifestaciones artísticas.

12

*Rasgos generales del gótico español: 1) Extensión territorial superior a la del románico, cuya causa principal

fue la expansión de los reinos hispano-cristianos hacia el sur peninsular, sobre todo en el siglo XIII. A partir de la victoria cristiana en la Navas de Tolosa (1212), frente a los almohades, el proceso reconquistador sufrió un considerable impulso. Castilla conquistó una gran parte de Extremadura y de Andalucía Occidental y los catalanes y aragoneses unidos en la Corona de Aragón arrebataron a los musulmanes el reino de Valencia y las islas Baleares.

2) El gótico al llegar a España, en su primeros momentos, convivió con estructuras románicas. Además se vio influenciado por elementos como los de procedencia islámica (Elementos islámicos en las construcciones y el llamado “gótico mudéjar”).

3) Preferencia por el desarrollo en anchura de los edificios que por su proyección en altura (verticalista), nota distintiva aun más pronunciada en el gótico de la Corona de Aragón.

4) La peculiar ubicación del coro en una zona determinada en muchas iglesia y catedrales. El coro se suele disponer ocupando gran parte de la nave central, con lo que se produce una ruptura de la amplitud visual interior del templo. (Ejemplos: catedrales de Badajoz y de Toledo).

*Etapas: *1ª etapa. Protogótico o Gótico Inicial (Segunda mitad del s. XII y

principios del s. XIII). En esta primera etapa coexistieron los grandes monasterios promovidos

por la Orden del Cister, con catedrales e iglesias erigidas por iniciativa de los monarcas.

Ejemplos de monasterios cistercienses: -Moreruela (Zamora); Poblet (Tarragona); -Fitero (Navarra). Tienen

cabecera con girola y capillas radiales -Oliva (Navarra);Santas Creus (Tarragona).-Las Huelgas (Burgos) Con

cabecera recta, sin girola. Ejemplo s de catedrales: de Lérida, Tarragona, Ávila y Cuenca. *2ª Etapa. Gótico clásico. (Siglo XIII). Durante esta época es apreciable la influencia del gótico francés en

España a través de sus grandes catedrales del “gótico clásico”: Chartres, Reims, Amiens. Además, fue en estos momentos cuando se levantaron las

13

grandes catedrales castellanas bajo el impulso de monarcas como Fernando III o Alfonso X y en relación a la iniciativa de sus prelados (obispos). Destacan entre ellas las de Burgos, León, Toledo; patrocinadas por sus respectivos obispos: Mauricio (Burgos), Jiménez de la Rada (Toledo) y Martín Fernández (León):

-Catedral de Burgos. Se empezó a construir en 1221 (s. XIII), con el estímulo de Fernando III (“El Santo”),-aunque se dieron añadidos posteriores correspondientes a otras épocas-. El edificio se construyó sobre otro románico anterior y se atribuye a un tal maestro Enrique, al que se le asigna también la dirección de las obras de la catedral de León.

La catedral de Burgos presenta semejanzas con los templos franceses de Bourges y Reims. El edificio cuenta con tres naves en el eje mayor, crucero marcado (muy alargado) con una sola nave, cabecera rematada con girola, dividida en tramos trapezoidales y a la que se adosan cinco capillas pentagonales.

-Catedral de León. Las obras de este edificio se iniciaron hacia 1250 (mediados del siglo XIII), encomendandose su ejecución al maestro Enrique y más tarde al maestro Juan Pérez. La mayor parte de la obra se hizo durante el siglo XIII, aunque se concluyó prácticamente en su totalidad hasta el siglo XV.

Uno de los elementos de mayor realce de este templo son sus vidrieras (1.800 metros cuadrados), que aportan una potente luminosidad al interior.

La de León es una de las catedrales que más se ajusta a los modelos clásicos franceses; su planta muestra un gran parecido con la de Reims (aunque más corta que aquella). Se compone de tres naves (la central de 30 m de altura), que se vuelven cinco a partir del crucero, el cual muestra un desarrollo considerable (tres naves). La fachada principal está flanqueada por dos esbeltas torres, rematadas por chapiteles. Como elementos decorativos es preciso mencionar los rosetones (de las fachadas) y los pináculos.

-Catedral de Toledo. Se inició en 1227. Es la más genuinamente española de las grandes catedrales españolas del siglo XIII. Su planta es similar a la de Notre Dame de París. Corresponde al modelo de planta de “salón”; consta de cinco naves (que se disponen de forma escalonada en el exterior, dando lugar a un aspecto piramidal). Tiene un crucero con una sola nave, no marcado. Posee una doble girola, que alterna bóvedas de tramos rectangulares y triangulares.

Otros elementos típicamente españoles son: 1) Las influencias hispanomusulmanas (arcos lobulados y entrelazados del

triforio). 2) La presencia del coro cortando la nave central.

14

3) El sentido más horizontalista que verticalista de la construcción, por su extensión en anchura.

*3ª Etapa. S. XIV. Durante el siglo XIV el centro de gravedad del gótico español se desplazó

hacia la Corona de Aragón y en concreto hacia la zona levantina y catalana. Frente a la situación castellana -crisis-; la Corona de Aragón desde finales del siglo XIII y a lo largo de todo el siglo XIV vivió un periodo de apogeo en todos los órdenes (reinados de Jaime II y Pedro IV “El Ceremonioso”) es cuando se expandió política y económicamente (comercio) por el Mediterráneo. La próspera situación económica y social produjo una intensa actividad artística y un florecimiento de las ciudades, que se hallaban en continuo crecimiento. Se levantaron templos y edificios civiles y gran número de conventos de las órdenes mendicantes.

Rasgos: 1-Austeridad de las edificaciones, que prácticamente están despojadas

de decoración. 2-Predominio de los muros sobre los vanos. Los huecos dejados para los

ventanales suelen ser menores, por lo que los interiores son más oscuros. 3- Ventanas esbeltas pero demasiado pequeñas. 4-Disposición de las naves casi a la misma altura, lo cual da sensación de

amplitud interior (planta de salón) y de mayor horizontalidad. 5-Escasez de arbotantes y reforzamiento de los contrafuertes, entre

cuyos espacios se suelen colocar capillas. Ejemplos más característicos: -Catedral de Barcelona. Comenzada a fines del siglo XIII (1298) sobre

una catedral románica, su construcción se continuó durante todo el siglo XIV y la primera mitad del siglo XV, aunque la fachada es del siglo XIX). Presenta tres naves y capillas entre contrafuertes; crucero poco marcado y girola cubierta con tramos trapezoidales a la cual se adhieren nueve capillas radiales poligonales.

-Iglesia de Santa María del Mar (Barcelona). -Catedral de Gerona. -Catedral de Palma de Mallorca. *Edificios civiles. 1) Lonjas de comercio. Eran edificios públicos donde se juntaban

mercaderes y comerciantes para sus tratos comerciales). Ejemplos. -Lonja de Barcelona. Comenzada a finales del siglo XIV. Es un edificio

sencillo de planta cuadrangular, de tres naves separadas por esbeltos pilares y que sostienen arcos ojivales. El edificio se cubrió con techumbre plana de madera.

15

-Lonja de Valencia. Esta construcción se cerró con bóvedas de crucería. Resaltar las estilizadas columnas en forma helicoidal. El edificio da sensación de gran amplitud.

-Lonja de Palma de Mallorca. 2) Atarazanas. Eran lugares donde se fabricaban, guardaban y reparaban

barcos. Ejemplo: -Atarazana de Barcelona. *4ª Etapa. S. XV./XVI- Durante el siglo XV Castilla vuelve a recuperarse sobre todo en el último

tercio de esta centuria -reinado de los Reyes Católicos,-. Rasgos de este periodo: 1- Aparece el llamado “estilo Isabel” o Reyes Católicos (último tercio

siglo XV, perviviendo hasta la primera década del siglo XVI) ; caracterizado por la gran intensidad decorativa ( proveniente del gótico flamígero).

Son importantes diversos artistas extranjeros que desarrollan su labor en España: Hanequín de Bruselas, Enrique Egás, Juan de Guas (que trabajan en Toledo) o Juan y Simón de Colonia (en Burgos).

Los ejemplos más representativos del estilo Isabel son: a) La Iglesia y claustro de San Juan de los Reyes (Toledo) - b) La Capilla del Condestable (catedral de Burgos).

2- Se hicieron algunos edificios de grandes proporciones con preferencia por las plantas rectangulares, de cabecera plana., como la catedral de Sevilla.

-Catedral de Sevilla (se edificó durante le siglo XV y parte del siglo XVI). Ocupa el lugar de la antigua mezquita almohade, de la que solo se conservó el minarete (“La Giralda”). Es la catedral más grande de España (extensión). Su planta es rectangular. Tiene cinco naves y numerosas capillas entre contrafuertes y un crucero no marcado, con una única nave. Su planta interiormente se puede englobar dentro del tipo de “salón”, ya que las naves laterales son de la misma altura y están un poco más bajas que la central-. Las naves se cubren con bóveda de crucería simple, excepto algunos tramos del crucero que se cerraron con bóvedas estrelladas. La cabecera de este templo es plana, sin girola -aunque con un ábside pequeño-, hecha ya en el s. XVI. Contaba igualmente con un cimborrio sobre el crucero que debido a su peso se derrumbó.

Siglo XVI -Catedral de Segovia . Se levanta en el siglo XVI, bajo las trazas de Juan

Gil de Hontañón. Se trata de un edificio de estilo gótico pero con la aparición ya de los nuevos elementos renacentistas. Es de grandes

16

dimensiones, con un alzado en forma de pirámide escalonada (por sus cinco naves). Su torre se inspira en la de la catedral de Toledo y carece de fachadas monumentales.

-Catedral de Salamanca. 3-Escultura. A) Características generales. 1) Naturalismo y realismo. Se da un mayor parecido con los modelos de la

naturaleza, que desplazan los rasgos románicos como: el esquematismo, el hieratismo (falta de movimiento, rigidez...). Por lo común se observa una tendencia a darle una mayor humanidad a la figura humana.

2) Mayor carácter narrativo, frente al simbolismo del románico. 3) La independencia de la escultura respecto al marco arquitectónico

(en el románico se daba una gran vinculación y adaptación de las esculturas al soporte arquitectónico que las albergaba: portadas de las iglesias ).

4) Es una escultura que responde a un nuevo tipo ideales religiosos diferentes a la del periodo anterior (románico) y en conexión con el pensamiento escolástico y la aparición de las órdenes mendicantes, fundamentalmente los franciscanos.

5)Temas: a)- religiosos: *-Crucificado,:(Cristo en la cruz); Se muestra a Cristo con todo el dolor que supone estar clavado en la cruz (dolor físico y espiritual), lejos de las posturas impasibles y de ausencia de sentimientos que se reflejaba en los crucificados del románico. El cuerpo ya no está rígido, sino desplomado, como algo que pesa (se doblan las piernas para dar esta sensación); los pies están sujetos por un solo clavo, lo que obliga a cruzar las piernas.*-Virgen con el Niño; ya no es la fría y distante “Virgen trono” portadora de Dios. Se le representa con un sentido más maternal, con alegría. La Virgen y el Niño, giran sus respectivas cabezas mirandose y sonríendo con ternura, como expresión de diálogo entre madre e hijo. Se toma del modelo de la virgen “Eleusa” bizantina

*-Piedad, Reproduce el momento de la “pasión” cuando la Virgen María recibe en sus brazos el cuerpo muerto de Cristo. Se debe subrayar la expresión de dolor en los gestos de la Virgen. *-vidas de Santos.

b) la muerte. Escultura funeraria 6) Tipos y lugares de colocación.. *Retablos. Los retablos tienen su origen en esta época aunque tuvieron su

apogeo durante el Renacimiento. El término proviene del latín “retaulus”: “re” detrás; “tabula” tabla. Se trata de un armazón hecho de madera –muchas veces policromada-, piedra (alabastro), metal, etc., que sirve para

17

colocar esculturas - o también pinturas-, y que se ubica en las cabeceras de los templos, al lado del altar mayor.

En los retablos se suelen distinguir varios elementos: 1) La parte inferior llamada banco o pedrela, que hace la función de pedestal sobre el que se asienta el retablo. 2) El cuerpo del retablo propiamente dicho, que divide en franjas horizontales (“cuerpos”) y franjas verticales (“calles”), que se cruzan formando recuadros. 3) El ático que está en la parte superior de la calle central.

*Portadas de los templos. Partes: -El tímpano. Como en el románico es el lugar más importante desde el

punto de vista de la decoración escultórica. El tímpano se divide en frecuentes ocasiones en franjas horizontales. El Pantocrátor ya no es el tema principal. Se aprecian otros temas: la Crucifixión, el Juicio Final, la vida de la Virgen -que adquiere una gran difusión en este momento- o de los Santos.

-Las arquivoltas. Las figuras, a diferencia del románico, se disponen siguiendo la dirección de éstas y no de manera radial. Temas: Coros de ángeles o los ancianos del Apocalipsis.

-El parteluz. Aparecen figuras de Cristo –como maestro o doctor-, la Virgen, algún santo, obispos, etc.

-Las jambas. Las figuras están más comunicadas unas con otras con respecto al románico y se suelen colocar sobre una especie de basamento y coronadas por una moldura arquitectónica (doselete).

*Sepulcros. Son también una novedad frente al románico. Los sepulcros

marcan el desarrollo de la escultura funeraria dedicada a evocar la memoria de un personaje importante, reflejando la mentalidad de los hombres del momento ante la muerte así como su condición social. En los templos muchas capillas se convierten durante este momento en panteones familiares o gremiales: Tipos:

a) Lauda sepulcral (piedra o losa que se pone sobre un sepulcro normalmente con una inscripción o escudo).

b) Sepulcros (monumentos funerarios que están por lo general levantados del suelo).

-Tipos: adosados lateralmente a un muro, bajo un arco; exentos, etc. -Forma de disponer las figuras: Yacentes, recostadas leyendo, orantes,

etc. Vestidos según su condición social. -Símbolos: Los más frecuentes son: el león, símbolo de la fuerza y la

resurrección y el perro alusivo a la fidelidad (cuando aparecen dos esposos alude a la fidelidad matrimonial.

-Temas. Las escenas evangélicas referentes a la redención del difunto,

18

representaciones del alma del difunto que es transportada al cielo, las plañideras, etc.

*Sillerías de los coros. También surgen en este momento. Estas sillerías están ligadas a la importancia que adquieren los coros en las iglesias góticas españolas. Se hicieron en relieve y utilizando como material la madera.

B) Escultura gótica en España. Siglo XIII. El desarrollo de la escultura gótica en España durante esta centuria

estuvo muy vinculado a los modelos y artistas franceses y a la propia evolución de las formas románicas.

Obras más características: *Esculturas en portadas de los templos. *Burgos: -Portada del Sarmental de la catedral de Burgos. Es la puerta sur del

crucero. Se trata de uno de los principales grupos escultóricos del gótico. En el tímpano sobresale, en el centro, el Pantocrator (Cristo en majestad,

dictando la palabra a los evangelistas, representados de manera doble, por medio de los Tetramorfos y disponiendo a cada uno de ellos sentado en sus pupitres y escribiendo los Evangelios. En la parte inferior, y separados por un doselete corrido se colocan los apóstoles, algunos de los cuales se muestran con la cabeza girada en actitud de conversar entre si.

En las arquivoltas se aprecian ángeles y reyes músicos (las figuras siguen la línea de la arquivolta). Por otro lado en las jambas se ubican las figuras de san Pedro y san Pablo (jamba derecha) y a Moisés y a Aarón (en la izquierda), representando respectivamente al Antiguo y Nuevo Testamento. Por último en el parteluz destaca la figura del obispo Mauricio, fundador de la catedral junto a Fernando III, “el Santo”.

Todo el conjunto arquitectónico, con esculturas que son prácticamente de bulto redondo, denota un gran naturalismo que se plasma en la diferenciación de los rostros de las figuras y en el tratamiento dado a los ropajes

-Esculturas de las torres, del triforio y del claustro de la catedral de Burgos. (Figuras de personajes reales: Alfonso X “El Sabio y Doña Violante”).

-Puerta de la Coronería, catedral de Burgos. En su tímpano se refleja una escena del juicio Final. A los lados de Cristo están la Virgen y San Juan (Déesis) implorando por las almas, con dos ángeles que portan los

19

instrumentos del martirio. En las jambas están las figuras de los Apóstoles, algunos de los cuales se vuelven para mirarse. Resaltar, por otra parte, el naturalismo presente en uno de los relieves donde aparece un demonio que está tirando de la oreja a un condenado y en el centro se representa la puerta del cielo.

*León: -Portada de la fachada de poniente -la principal-o del juicio Final, de la

catedral de León. (Es de la segunda mitad del siglo XII). En el tímpano aparece reflejada la figura de Cristo, mostrando las llagas y dos ángeles a los lados, uno de ellos (el de la derecha) mostrando los instrumentos de la pasión.

En el centro se representa a San Miguel pesando las almas de los muertos. Los condenados son conducidos a las calderas del infierno y los bienaventurados se congregan en medio de monjes franciscanos, que les llevan al cielo.

En el parte luz sobresale la imagen de la llamada Virgen Blanca, en la que se da un tratamiento más naturalista y humano, resaltando los rostros sonrientes de la Virgen y del Niño.

-En las otras puertas de esta fachada se desarrollan temas sobre la vida de la Virgen y la infancia de Cristo.

*Toledo: -Portada del Reloj, de la catedral de Toledo (siglo XIII). Resaltar el gran

recargamiento escultórico. *Sepulcros. En esta época se dio una importante expansión de la escultura funeraria,

que continuó en el siglo XIV, culminado durante el siglo XV. (Rasgos ya descritos)

Ejemplos: -Sepulcros del monasterio de las Huelgas, de Burgos. (Panteón Real). -Sepulcro del obispo don Martín (catedral de León). El sarcófago se

decora con el tema del reparto de limosnas a los pobres y la bendición del cadáver.

*Escultura exenta: -Conjunto del Descendimiento del monasterio de las Huelgas. Siglo XIV. Durante esta época los escultores trabajaron preferentemente en

imágenes exentas o sepulcros, ya que las grandes catedrales que se empezaron durante la centuria anterior prácticamente se había terminado

20

ya la decoración escultórica. Pese a ello resalta: *Castilla. -Portada del Perdón, de la catedral de Toledo (conocida también como

Portada de los Reyes). El tímpano esta dedicado al tema de la imposición de la casulla a San Ildefonso por parte de la Virgen. En la parte superior se aprecia un ángel que agita un incensario.

-Otra de las obras de esta catedral es la de la Virgen Blanca. Es una escultura exenta. En alabastro policromada y de gran naturalismo. La figura de la Virgen es alargada y con una ligera inclinación hacia un lado y recibe la caricia del niño que le coge la barbilla.

-Sepulcro de don Pedro Tenorio, de la catedral de Toledo. -Cristo de las batallas de la catedral de Palencia. *Cataluña. En esta región se dio un especial desarrollo de los retablos,

pero estos a diferencia de los de castilla, que se realizaban en madera, aquí se labraron en piedra (alabastro).

-Retablo de la Iglesia de Cornellá de Conflent. Junto a los retablos, adquirió gran importancia la estatuaria funeraria,

resaltando de una forma especial: -El sepulcro de Pedro IV el “Ceremonioso”, del Panteón Real del

monasterio de Poblet. -Sepulcros de Jaime I y Blanca de Anjou. del Monasterio de Santas

Creus. Siglo XV. Durante el siglo XV fue cuando la escultura gótica española alcanzó un

mayor desarrollo, tanto en calidad como en número de obras realizadas. En la primera mitad de esta centuria predominó la influencia francesa (borgoñona principalmente), cuyo máximo exponente fue la figura de Claus Sluter (sus figuras se caracterizaban por los ropajes ondulados, agitados y por el realismo de los rostros). Sin embargo en el segundo tercio estuvo bajo el influjo de los modelos estéticos flamencos.

Regiones: *Cataluña. En esta región hay que mencionar al escultor Pere Johan, con obras como: -Retablo mayor de la catedral de Tarragona. Las figuras están hechas en

alabastro y narran episodios de la vida de la Virgen y santa Tecla. -Retablo mayor de la Seo de Zaragoza, del cual sólo realizó la parte

inferior o banco. -Medallón de San Jorge en el palacio de la Generalitat (Barcelona).

21

Resaltar el dinamismo de la composición, que muestra a San Jorge a caballo, aplastando al dragón, que se adapta perfectamente al marco circular en el que se enmarca.

*Castilla. Aquí se aprecian las influencias ya reseñadas, sobre todo las flamencas. Artistas: Lorenzo Mercadante de Bretaña. Trabajó en la catedral de Sevilla.

Obras. -Sepulcro -de alabastro- del cardenal Cervantes. -Decoración de las portadas laterales de la fachada principal, hechos en

barro cocido y policromado. las figuras denotan amplios ropajes y un notable sentido del movimiento.

Egas Cueman y Juan Alemán. Obras: -Portada de los Leones de la catedral de Toledo. Las figuras que aquí

aparecen tienen una intensa expresión y grandes ropajes, con bordes angulosos.

Sebastián de Toledo. Obras. -Sepulcro del Condestable Alvaro de Luna y su mujer, en la catedral de

Toledo. Juan de Guas. Obras: -Esculturas de la iglesia de san Juan de los Reyes. Gil de Siloé. Fue quizás el escultor más significativo del momento. Era de

origen flamenco. Se asentó en Burgos. Obras: -Sepulcro del Obispo Alonso de Cartagena, en la catedral de Burgos. -Capilla del Condestable de la misma catedral. -Sepulcro de los reyes Juan II e Isabel de Portugal. (Cartuja de

Miraflores, Burgos). Es una tumba en forma de estrella de ocho puntas, recubierta con gran cantidad de representaciones arquitectónicas y escultóricas. Los personajes aparecen vivos (Isabel leyendo).

-Sepulcro del infante don Alfonso (hijo de Juan II). (Cartuja de Miraflores, Burgos). Es un sepulcro hecho en alabastro. El infante Alfonso aparece vestido con una riquísima indumentaria y en actitud orante, mirando hacia el altar mayor. (Se impone así, un modelo de escultura principesca que culminó con obras como las del Pompeyo Leoni ya en época renacentista). Destaca asimismo por la sobrecarga de elementos decorativos.

Sebástian de Almonacid. Obras: -Sepulcro de don Martín Vázquez de Arce (“Doncel de Sigüenza”). Este

personaje está reclinado, con un libro en las manos y con un gesto de profunda tristeza y melancolía reflejado en su rostro.

4-Pintura.

22

A) Rasgos generales. 1-La pintura mural (al fresco) decayó durante el gótico -en relación al

románico-(una excepción la constituyó Italia); debido al menor espacio que ocupa el muro en los edificios góticos, que fueron sustituidos por grandes cristaleras policromadas: las vidrieras (en las cuales sobre un boceto previo del pintor se colocaban centenares de piezas diminutas de vidrio policromado unidas por varillas de plomo. En general el artista pinta con vidrio, dejando para el dibujo-pintura los detalles: cabellos, ojos, etc.)

2-La miniatura sobre libros. Los manuscritos se escribían en los “scriptoria” de los monasterios, pasando luego a los ambientes cortesanos y talleres urbanos. Las miniaturas que decoran estos manuscritos aparecen en: códices-libros manuscritos de cierta antigüedad-, biblias, apocalipsis y salterios o libros de horas. La decoración es bien sencilla: los marcos o márgenes presentan elementos vegetales (hojas o flores de color de oro) las iniciales del texto son de mayor tamaño, que está escrito con caligrafía preciosista, las figuras muestran una gran nitidez de color.

3-La pintura de caballete adquirió un gran desarrollo (caballete: armazón de madera donde los pintores colocan sus cuadros). Se trata de una pintura exenta, realizada sobre cuadros. El florecimiento de la pintura de caballete propició la erección de multitud de retablos.

4-En cuanto a las técnicas pictóricas resaltan las siguientes: *El temple. Es una técnica que utiliza como aglutinante el huevo: permite

definir las formas de manera más minuciosa y dar viveza y brillantez a los colores.

*El óleo. Se trata de una técnica que se difundió a partir del siglo XV y que fue empleada por los pintores flamencos de esta época. El aglutinante en la técnica al óleo es el aceite (de linaza -semilla del lino- y de nueces). El óleo permite retocar la obra, ya que tarda en secar más que otros procedimientos, al tiempo que con él se logra una gran minuciosidad y detallismo, así como colores transparentes (aunque se va oscureciendo a medida que pasa el tiempo).

5-Se aprecia una tendencia hacia un mayor naturalismo, al igual que en al escultura. El naturalismo, entendido como un deseo de acercamiento del hombre a Dios, lleva a analizar la naturaleza en sus más mínimos detalles; lo cual dio a la pintura gótica un particular sello narrativo, que trajo consigo una mayor precisión analítica, desembocando en el realismo del siglo XV, conseguido en la pintura flamenca.

6-El dibujo. Partiendo de los esquemas románicos la línea se convierte en un elemento esencial de la pintura gótica en sus inicios (Gótico Lineal). Sin

23

embargo el dibujo en el gótico no se limitó a las formas expresivas sino que adquirió un valor decorativo, ganando en soltura y movimiento (Gótico Internacional).

7-El color. No se puede desvincular del dibujo en la pintura gótica. La pintura gótica es esencialmente colorista -ya desde sus inicios: vidrieras, miniaturas...- Desde un punto de vista técnico se evoluciona desde la utilización de colores puros, planos, característicos de la primera etapa hasta los que consiguen matizar las diversas tonalidades, dando cierta sensación de modelado (“Trecento”).

8-La luz, concebida como iluminación natural no apareció hasta etapas avanzadas. Persistieron durante mucho tiempo los fondos dorados que responden a un significado simbólico de la luz (identificación con Dios, con lo bello, etc.) La luz en sentido natural que concede valores tonales y efectos de luces y sombras -en intima conexión con el color (y la idea de espacio) se consiguió a partir del Trecento y con la pintura flamenca.

9-El espacio. Se pasó de pinturas completamente planas como las del gótico lineal a un intento de búsqueda de la representación espacial a través de pseudo-perspectivas (basadas en la yuxtaposición de diversos puntos de vista y con puntos de fuga que se sitúan fuera del cuadro, lo cual produce errores como la representación se suelos y techos inclinados) propias del “Trecento”, abriendo un camino que desembocará en la consecución plena de la perspectiva durante el Renacimiento. Además la captación del espacio se dirigió a expresar el aspecto volumétrico de las figuras (ligado a la luz) que se aprecia en el “Trecento” y la pintura flamenca.

8-Temática. Todavía los temas preferentes de la pintura gótica son los religiosos, pero el abanico temático se abrió a campos nuevos: paisajes, personajes y ambientes burgueses, representaciones simbólicas, etc (Ej: pintura flamenca).

B) Manifestaciones artísticas de la pintura gótica en Europa. 2-Los primitivos italianos. Los pintores del “Trecento”. Durante el siglo XIV (“Trecento”) el centro de atención de la pintura

gótica se desplaza desde Francia a Italia. En la pintura italiana del Trecento se distinguen dos escuelas pictóricas: la de Siena y la de Florencia.

Rasgos generales: -Inspiración en la religiosidad franciscana, que impulsa una búsqueda del

naturalismo y la expresión de sentimientos (a través de un interés

24

creciente por las actitudes y los gestos en las figuras). -Nuevas aportaciones: preocupación por el espacio, que desemboca en el

empleo de un tipo especial de perspectiva, con varios puntos de fuga que están fuera del cuadro.

-También se dio un interés por la figura, cuya anatomía realista empezó a valorarse con el consiguiente estudio del volumen.

-Se abandonan poco a poco los fondos dorados , que quedan reducidos a los nimbos o la decoración de las vestiduras. Se inició , por otro lado la búsqueda de la luz natural, con la cual se intentó modelar las figuras junto a los colores, que dejan de ser planos para buscar las graduaciones cromáticas (tonales).

A) Escuela de Florencia. -Rasgos: arte duro, sentido volumétrico (a través del color y la luz),

teatralidad (por el intento de introducir la perspectiva, encuadres arquitectónicos), contenido dramático en ocasiones. Entre sus más destacados pintores estuvo:

a) Giotto (1266-1337) Gran maestro de la escuela florentina y máximo representante del

“Trecento” italiano. Creador de un nuevo lenguaje artístico que anticipa al del Renacimiento. Rasgos:

-Preocupación por el espacio, vertida no solo en las figuras sino en los encuadres arquitectónicos de carácter escenográficos. En ellos emplea perspectivas con diferentes puntos de vista, anunciando la consecución plena de la perspectiva durante el Renacimiento.

-Las figuras son tratadas con un carácter volumétrico, (mayor naturalismo) ofrecen un aspecto más bien macizo (bajas y anchas), presentando rostros ovoides y ojos rasgados, propios de la pintura del “Trecento”.

-Sentido eminentemente expresivo, a través del estudio de las actitudes y gestos -e incluso miradas- de los personajes , llegando a la plasmación de los sentimientos , hasta de los de contenido más dramático.

-Importancia de los elementos paisajísticos, los cuales integra en sus obras como un componente más de estos: montañas, árboles, etc. Sin embargo el paisaje aparece empequeñecido ante la mayor transcendencia que se le da a las figuras, las cuales ocupan un lugar principal en la composición. (En el camino de lo que haría más adelante Massacio y Miguel Ángel). Obras:

-Frescos de la Iglesia Alta de Asís. (San Francisco dando la capa a un pobre. La muerte de San Francisco).

-Fresco de la Capilla della Arena en Padua, con episodios de la vida de

25

Cristo (Adoración de los Reyes) y de la Virgen y del juicio Universal, donde resalta el tema “la lamentación sobre Cristo muerto”, donde los sentimientos y gestos de dolor ante la muerte de Cristo son de gran intensidad.

-El “prendimiento de Jesús” de los frescos de la Capilla Scrovegni, de Padua. Giotto otorgó un excelente sentido de movimiento y dramatismo a la escena, que se acentúa por la disposición de las lanzas. Resaltar asimismo el volumen de las figuras (remarcado por la figura de espaldas).

- “La resurrección de Lázaro”, de los frescos de la Capilla Scrovegni, de Padua. El artista a través de la matización de los tonos de distintos colores y el uso de la luz logra crear el efecto volumétrico en las figuras, así como cierta sensación de perspectiva o profundidad a través del fondo paisajístico en el que se enmarca la escena. Los personajes, que tienen los rostros de forma oviode y los ojos rasgados aparecen vestidos con largas túnicas y en ellos se dejan entrever la expresión de sentimiento o estados de ánimo. El tema que se representa en esta obra se inspira en un pasaje del evangelio de San Juan en la que se describe cómo se produjo la resurrección de Lázaro por intervención de Cristo, quien aparece bendiciendo a Lázaro, mientras las hermanas de éste, Marta y María, se inclinan hacia él en señal de agradecimiento- Mientras un personaje, alza la mano y se toca la barbilla en un gesto a mitad de camino entre la incredulidad y la sorpresa.

-Virgen en el trono (Madonna), del Museo de los Ufizzi de Florencia. Esta obra conserva todavía ciertos aspectos bizantinos como el fondo dorado, que contrasta con el naturalismo y el sentido de volumen de las figuras.

-Frescos de la Iglesia de la Santa Cruz (Capillas Bardi y Peruzzi). B) Escuela de Siena. Rasgos:1-Sin olvidar los avances técnicos representa un arte más amable,

suave, en el que se valora la belleza de líneas y la combinación de colores más suaves (y con un sentido principalmente decorativo). Es una pintura idealizada y con preferencia por los temas marianos (sobre la Virgen María).

3-La conjunción de elementos bizantinos (fondos dorados, isocefalia, etc.), con otros provenientes de la pintura de Giotto (naturalismo, sensación de volumen, gusto por el paisaje, etc.). Pintores más significativos:

a) Duccio di Bounosegna (muerto en 1319). Obras: -“La Maestá” (La Majestad) (1308-1311) de la catedral de Siena. Es una

pintura sobre tabla. En una de sus caras se representa a la Virgen (Madonna )como reina de los cielos rodeada de ángeles y santos. Resaltar aquí el mayor tamaño de la Virgen en relación al resto de las figuras (jerarquización), la colocación de las cabezas a la misma altura (isocefalia) y los fondos dorados, como características bizantinas; frente al naturalismo

26

en general que exhiben las figuras (observable en las caras, manos y en el tratamiento de los ropajes), en la línea que se estaba imponiendo en la pintura.

b)Simone Martini (muerto en 1344). Estuvo menos influido que el anterior por los modelos bizantinos.

Técnicamente por medio de un delicado dibujo creó figuras llenas de belleza y elegancia, con rostros ovalados y con unos diminutos ojos. Obras:

-La Anunciación de los Uffizi (1333), en donde destaca la belleza de los perfiles ondulantes de las figuras de la Virgen y del Ángel, así como el uso de los tonos dorados junto a otra gama de colores.

c) Los hermanos Lorenzetti. 4-Los primitivos flamencos. Pintura flamenca. s. XV. *Rasgos generales: -Se trata de una pintura sobre tabla (de nogal o roble), que constaba con

frecuencia de tres piezas o partes (trípticos) o de muchas piezas (polípticos). Tanto en trípticos y polípticos, las tablas laterales tienen bisagras y pueden abrirse y cerrarse. Además no suelen ser de gran tamaño.

-La técnica que se aplicó fue la del óleo, que aunque se conocía fue perfeccionada por los hermanos Van Eyck, que fabricaron una sustancia a base de aceites de linaza y nueces, a la que se añadía un secativo para que secara más rápidamente y ganara fluidez. Otra característica del óleo es la de aplicarse por medio de capas sucesivas hasta obtener la pintura final (sistema de veladuras: como si fueran velos que se superponen unos o otros). La transparencia del óleo permite captar efectos como la profundidad, la atmósfera, la luz, etc.

Frecuentemente los pintores flamencos usaron tonos grises en sus cuadros (grisalla), lo cual proporciona a la composición un tono escultórico.

-Por lo referente a la temática, los asuntos religiosos ocuparon un lugar destacado, pero dejaron paso a otros como escenas de la vida cotidiana (viviendas de la burguesía, incluyendo temas religiosos que se conciben como escenas burguesas) conforme al gusto de esta clase social, el paisaje (en artistas como Patinir o Brueghel) e incluso escenas de contenido simbólico o fantástico (“El Bosco”).

-El naturalismo. Los pintores flamencos se inclinaron por representar fielmente a la realidad, captando hasta los más mínimos detalles. Se buscó incluso la penetración psicológica de los personajes, que se plasmó en los retratos.

27

- La minuciosidad y el detallismo en la plasmación de las calidades de los objetos – recreándose los pintores en su reproducción- y en cada una de las partes de la figura humana (cabellos, arrugas....)

-Interés por la luz, que permite matizar los colores.; así como el deseo de representar el espacio que les lleva a buscar el sentido volumétrico de los objetos y la ilusión de la perspectiva (en interiores, paisajes...)

-El gusto por el paisaje: campos llenos de esplendor, ríos, montañas, el cielo, poblados con sus gentes... ocuparon un sitio destacado en los cuadros flamencos, que tienden asimismo a colocar muy alta al línea del horizonte, con lo cual se dio un mayor efecto de perspectiva y profundidad.

* Pintores y obras más representativos. a) Los hermanos Van Eyck (Jan y Hubert). -La “Adoración del Cordero Místico”, para la iglesia de San Bavón de

Gante. Es un políptico y fue una obra de ambos. Muestra diferentes escenas si el políptico se contempla abierto o cerrado.

Cuando está cerrado, el políptico presenta en la parte superior a la Anunciación , y en la inferior a San Juan Bautista, San Juan Evangelista y los retratos de los donantes, el regidor Joos Víjd y su esposa.

Abierto está compuesto de doce tablas. En la parte superior se presenta a tres figuras a modo de la “déesis” bizantina: Cristo en majestad, la Virgen y San Juan; en los extremos a Adán y Eva y los ángeles músicos y cantores. En la inferior, la tabla central exhibe la adoración del cordero místico, situado encima de un altar, rodeado por ángeles que portan los símbolos de la pasión de Cristo y coronado por el Espíritu Santo. Los fieles, los santos, los patriarcas, los apóstoles.... están dispuestos en grupos de cuatro, que se dirigen a realizar la adoración al cordero. Los laterales de la izquierda presentan a los caballeros de Cristo y a los jueces, mientras a la derecha a ermitaños y peregrinos.

Resalta el sentido de perspectiva y la profundidad, que se remarca por los rayos luminosos que salen del Espíritu Santo y la alta línea del horizonte, así como por la gradación de tamaños (lo más pequeño lejos; y lo más grande cerca). Además se pueden apreciar en él todos los rasgos ya descritos: minuciosidad y detallismo, naturalismo, gusto por el paisaje, etc.

*Juan Van Eyck. destacó también por sus magníficos retratos: -El hombre del turbante. -Cuadros en los que aparece la Virgen junto a la figura que dona el cuadro

(donante): -Virgen del canciller Rollin. -Virgen del canónigo Van der Paele. Los donantes retratados aparecen arrodillados, de perfil y al mismo

28

tamaño que las figuras sagradas. Resalta el tratamiento de las calidades de las pieles de los personaje y el desarrollo del paisaje (al fondo).

-Retrato del matrimonio Arnolfini (National Gallery, Londres) De Jan van Eyck Está pintado al óleo..El tema de este cuadro es la representación del matrimonio entre Giovanni Arnolfini, próspero comerciante italiano que vivía en Flandes y su mujer Giovanna Cenami, en el que la fidelidad conyugal está marcada por la unión de las manos de los esposos, el perro...Otros símbolos como la vela encendida sobre la lámpara alude a la luz divina, a Jesucristo cuya presencia bendice esta unión sagrada, el rosario colgado de la pared, que se refiere a las virtudes que debía tener la esposa, los zuecos, que nos indican los esposos están descalzos (signo de devoción), santa Margatita de la cabecera de la cama....

En esta obra el artista conjugó todos los rasgos de la pintura flamenca: el naturalismo y realismo de las figuras, la minuciosidad y el detallismo en la plasmación de objetos (lámpara, zapatillas, perro, vestidos, etc.) y en los rostros de los personajes (retratos ) y en sus llamativos ropajes (túnica marrón y vestido verde). Igualmente hay una preocupación por la profundidad, que se manifiesta en la pared del fondo , los tablones de madera del suelo, el dosel de la cama o el aféizar de la ventana... y acentúa por el espejo del fondo de la escena, donde queda reflejada la escena del interior de la habitación con la presencia de otras dos personas.

b) Roger Van der Weyden (muerto en 1464). Entre sus características está la preocupación por transmitir sensaciones

como las de dolor y sufrimiento. En sus composiciones alterna las líneas diagonales con las verticales para plasmar cierto sentido de movimiento, de lo que es buena muestra el cuadro:

-El descendimiento (Museo del Prado). Hay que indicar la sensación de movimiento, que se quiere transmitir por

medio de la disposición diagonal de las figuras de Cristo y de la Virgen, así como de la inclinación de los personajes de las esquinas (San Juan y María Magdalena). Por otro lado resalta la viveza e intensidad de los colores como el rojo de los ropajes de San Juan Bautista o el azul de los de la Virgen. Los rostros que contemplan la escena del descendimiento de Cristo de la cruz traslucen el dolor intenso que sienten por su muerte. Lo más sorprendente de esta obra es la organización del grupo: la figura de Cristo está en contacto con los otros diez miembros de la escena, José de Arimatea, sujeta los hombros de Cristo; el muchacho de la escalera, sujeta el brazo izquierdo; Nicodemo coge entre sus manos las piernas y Magdalena va a ungir con sus lágrimas los pies de Cristo. El grupo de la derecha, determinado por la figura de la Virgen (sostenida por San Juan y una de las Marías), en paralelo con su hijo, muy cercanas ambas manos, y el brazo caído

29

tocando casi el cráneo del suelo, el cráneo de Adán, símbolo de la humanidad, reforzando el papel de María como intermediaria entre el Redentor y el género humano.

Los tipos de Van der Weyden son más finos y estilizados que los de Van Eyck, además este artista tendió a disponer las caras de forma oval.

c) Hugo Van der Goes. Resalta en su obra la caracterización de lo individual, llegando incluso a un

gran realismo. Obras: -Tabla de la adoración de los pastores (Triptico Portiani, Galería de los

Uffizi. Florencia). En esta obra se aprecia una gran habilidad en la composición, un gran conocimiento del espacio y de la luz. En los personajes se observa que siente un cierto cariño por los tipos humildes (los pastores), una melancolía profunda en los divinos y seriedad en los donantes. El gran sentido de realidad viene acentuado por elementos como el florero de Manises.

d) Jerónimo Bosch van Aeken (“El Bosco”) (muerto en 1516). Fue el pintor de los simbólico, de la fantasía. Sus composiciones

pictóricas rebosan imaginación. Lo real y lo fantástico se entremezcla para traslucir un mensaje de sátira e ironía hacia la sociedad de su tiempo. Se sirvió de la deformación caricaturesca de las gestos de las personas para mostrar su crítica a las debilidades humanas.

Por su tendencia al mundo de la fantasía, de lo onírico (sueños) del subconsciente, etc.; algunos estudiosos lo sitúan como un antecedente remoto del movimiento surrealista del siglo XX.

En cuanto a sus características técnicas, resaltar que su colorido es muy variado, obteniendo tonos muy delicados y unos efectos luminosos de gran intensidad por la fusión de luz y color. Obras:

--Tríptico del Jardín de las Delicias. (Museo del Prado). Tiene tres tablas: 1) La de la izquierda exhibe a Dios en el Paraíso que ha creado a Eva de la costilla de Adán y la presenta a éste, el cual muestra su sorpresa; todo ello en un ambiente de plantas extrañas (Ejemplo. Un drago es el árbol del bien y del mal, el de la fruta prohibida) y de una exótica y variada fauna (elefante, jirafa, animales fantásticos-unicornio-...). 2) En la central “El Bosco” muestra a infinidad de figuras que se deleitan en el goce de los más variados placeres terrenales, principalmente los de la carne. Estos goces se representa también con símbolos como las fresas y las frambuesas. 3) Mientras en la tercera (a la derecha) como contraste aparece una representación alegórica del Infierno con los más inverosímiles instrumentos de tortura, con figuras híbridas (cabezas de animales y cuerpo

30

humano). Resalta, por ejemplo, una figura en forma de ave que devora a sus víctimas y las defeca en un pozo de excrementos y vómitos.

En general el cuadro está repleto de multitud de representaciones simbólicas sobre los pecados de la carne y los castigos del Infierno.

-El Carro de heno. (Museo del Prado) En un cuadro que se inspira en un proverbio flamenco, según el cual el mundo viene a ser como un carro de heno en el que cada uno toma lo que quiere. En esta obra aparecen reflejados los símbolos de los pecados (ira, gula, avaricia) y una crítica a los sectores sociales de su tiempo, desde los personajes importantes (reyes, obispos, etc.) hasta el populacho.

-La rueda de los pecados capitales. (Museo del Prado).

*Otros; - Gerard David. - Hans Memling 5-Concepto de arte mudéjar. Mudéjar viene del árabe -mudeyyen-, significa literalemte “al que se le

permite permanecer” y hace referencia al musulmán bajo el poder político de los reinos cristianos.

En Arte la palabra mudéjar hace referencia a: -Un estilo arquitectónico existente en la España cristiana desde los

siglos XI/XII hasta el XV, en el que se mezclan elementos cristianos -románicos y góticos- principalmente con estructuras, materiales y elementos decorativos musulmanes (ladrillo, madera, yeso, cerámica vidriada).

El mudéjar es fruto de la realidad histórica de la España medieval, en la que se integran cristianos, musulmanes y judíos y en la que se produjo tanto una comunicación cultural del los musulmanes hacia la sociedad cristiana como influencias cristianas en los reinos musulmanes.

Rasgos: a) La utilización de arcos de herradura (o de herradura apuntados), del

alfiz, de arco lobulados, entrelazados, etc. b) El empleo de los materiales aludidos en diversos elementos

arquitectónico: el ladrillo, en los muros y pilares; la madera en las techumbres (artesonados) y, el yeso como elemento de decoración de los muros.

c) Todos estos elementos aparecen en edificios como: iglesias, capillas, casas, palacios, fortificaciones o castillos, murallas o puertas de acceso, o incluso en sinagogas judías.

31

Ejemplos: - Parte de la iglesia y el llamado “claustro mudéjar”. Real Monasterio de

Guadalupe (Cáceres).

TEMA ELABORADO POR: • José Jerónimo Rodríguez Carrasco. • Profesor de Geografía e Historia. • I.E.S. Sierra La Calera. Santa Marta (Badajoz)